INTRODUCCION Vamos a estudiar el cuadro de las Hiladeras, pintado por Velazquez. Veremos a lo largo de nuestra explicacion que se plantean diferentes interrogaciones, tanto sobre la fecha del cuadro como su interpretacion o la intencion de Velazquez. Entonces, dividimos nuestra explicacion en tres partes. Primero, vamos a presentar el cuadro, luego, vamos a describirlo y para terminar vamos a intentar dar diferentes interpretaciones. Entonces, pasamos a la primera parte : la presentacion del cuadro. I) Presentacion del cuadro. El titulo del cuadro es problematico. En efecto, hay diferentes titulos para esta obra. Al principio, recibio por titulos La escuela de lanificacion y las hilanderas. Pero, los inventarios de las colecciones reales que registraban los cuadros de Velazquez no mencionaban este cuadro hasta 1772 en que se le citaba en el palacio como procedente del Buen Retiro y bajo el titulo de Una fabrica de tapices y varias mujeres hilando y devanado. Finalmente, aparecio en el inventario de 1794 bajo el titulo de Las Hilanderas, nombre dado por Mengs en su carta a Pinazo en el tomo VI de su Viaje a España. Y posteriormente, Diego Angulo lo interpreto en clave mitologica y le dio el titulo de la Fabula de Palas y Aracné. La facha, en cuanto a ella, no es cierta. En efecto, podemos considerar varias opiniones. Perez Sanchez duda sobre si se realizo antes o despues de su regreso de Italia en 1651. Brown, expone que si bien los cuadros no estan documentados es generalmente admitido que fueron realizados en torno de los años 56-58. Fernando Checa, en cuanto a él, afirma que Velazquez pinto por Don diego de Arce su obra en el momento final de su carrera hacia 1656 o aun un poco después. Y por fin, Fernandez, Azcarate y Casado y Lopez creen tambien que su realizacion es posterior a Las Meninas y la situan en 1657, fecha que es aceptada de forma general. Entonces, no se puede decir con certidud en qué año Velazquez realizo esta obra. El cuadro tiene otra particularidad. En efecto, la obra, situada en el museo del Prado, esta expuesta alternativamente con sus dimensiones reales es decir 167x252cm y con los añadidos y entonces, mide 220x289cm. En efecto, hubiera sido deteriorado durante el incendio del Palacio en 1734 y de hecho, añadidos fueron realizados. Podemos verlos en esta fotografia. Entonces, ahora vamos a interesarnos un poco por el tema del cuadro. Durante mucho tiempo, la obra esta considerada como un cuadro de género con la representacion del taller de hialnderas. En efecto, la escena muestra unas mujeres trabajando en el taller de la fabrica de tapices de Santa Isabel. Pero hoy, esta probado que ese cuadro trata de un tema mitologico. Veremos esto en la parte "interpretacion del cuadro". Ahora vamos a describir el cuadro. II) Descripcion del cuadro. A) Descripcion general del cuadro. 1) El primer plano. Entonces, voy a intentar hacer una descripcion precisa y ordenada. Vamos a describir el cuadro empezando por el primer plano, de la izquierda a la derecha. Leugo, pasaremos al segundo plano, también con una descripcion de la izquierda a la derecha y por fin, veramos el tercer y ultimo plano de la izquierda a la derecha. 1) Primer plano. Entonces, el primer elemento que notamos es una cortina de color rojo sostenida por una mujer. Esta mujer esta inclinada hacia una vieja. Probablemente esta hablando con ella. Tiene el pelo castaño peinado en moño. Lleva un camison blanco y una falda de color naranja. Delante de sus pies aparece algo negro pero no distinguimos lo que puede ser. Quizas sea simplemente una sombra. Al lado de la mujer encontramos a una vieja. Esta mirando a la primera mujer y como lo hemos dicho antés, esta hablando con ella. Pero, al mismo tiempo, esta hilando lana con el torno. Tiene también el pelo castaño. Lo vemos un poco delante del pañuelo blanco que lleva en la cabeza y con sus cejas. Lleva un vestido negro y debajo lleva probablemente un camison blanco cuya manga puede verse en su brazo izquierdo. Tiene la pierna izquierda descubierta y vemos asi que esta descalza y debajo de su pie aparece un tejido marron o negro. Vemos muy bien lo que esta haciendo. En efecto, la vieja, con la mano derecha hace girar la rueda de hilar y en la mano izquierda esta sostenindo un hilo de lana que va a pasar en la rueda. Y por fin, notamos que esta representado un ovillo de lana bajo la rueda. Algunos criticos creen reconocer en su postura un ignudi de la Capilla Sixtina. En efecto podemos ver muy bien una simulitud entre los dos. Luego, detras de la pierna de la vieja, notamos la presencia de un gato. Esta blanco y negro y mira hacia el sol o quizas mire un ovillo de lana que esta en el suelo. En el centro del cuadro, en el primer plano, en el suelo esta un ovillo de lana. Esta dispuesto entre la vieja y la mujer de derecha y frente a la mujer del fondo. Y también, frente a esta mujer estan disparados trozos de lana. La mujer del fondo esta morena y lleva un corsé negro o marron y un camison blanco cuyas mangas estan subidas y lleva una falda roja. Esta descalza. No sabemos bien lo que esta haciendo. Podemos pensar que esta recogiendo lana en el suelo. Luego, vemos a una mujer jovén con el pelo de color moreno, peinado en moño y con una cinta (ruban) blanca. Tiene el pelo rizado.Lleva un camison blanco con mangas subidas y una cintura ancha blanca y una falda azul. Ella también esta descalza y se va una parte de su pierna. No se puede ver su cara porque da la espalda al espectador. En su puño izquirdo lleva una pulsera negra. Esta sentada sobre un banco de madera donde se encuentra también un tejido rojo. Y esta enrollando su ovillo de lana con mucha agilidad. Distinguimos a penas los dedos de su mano izquierda. Otra vez mas, Velazquez consigue mostrar el movimiento con mucha perfeccion. Y aqui, otra vez mas, los criticos creen reconocer otro ignudi de la Capilla Sixtina y aqui tambien la similutud es evidente. Al lado de esta mujer, vemos a otra mujer jovén. Esta rubia y tiene el pelo peinado en moño con una cinta roja. Esta de perfil y esta inclinada hacia la mujer jovén. Esta apoyada sobre una cesta de mimbre donde estan dispuestos tejidos y probablemente lana. La mujer lleva una camisa blanca : podemos ver una parte de las mangas y el cuello. Y por encima de esta, lleva otra camisa de color marron. Tiene las mangas subidas. En el cuadro original no se puede ver la falda de la mujer pero en los añadidos percibimos una parte de esta. Podemos suponer que esta negra. 2) El segundo plano. En el segundo plano, vemos detras de la primera mujer una pila de vestidos o tejidos no sabemos bien. Son de color azul, ocre, rojo... En realidad los colores se mezclan en la pila. Luego, podemos ver una escala apoyada contra la pared. Luego, percibimos las dos marchas que conducen hacia la escena superior. Y por fin, sobre la pared de derecha aparece un monton de lana suspendido a esta pared. Y al lado de esta lana, descubrimos una abertura que conduce probablemente a otra habitacion. 3) El tercer plano. Pasamos al tercer y ultimo plano de nuestra descripcion. En la parte superior del cuadro, notamos que estamos en otra habitacion, es como si ya no estuvieramos en el taller. El decorado es diferente y les mujeres tambien. A la izquierda, vemos una silla en la que esta apoyada una viola de gamba. Al lado de esta viola de gamba vemos a una mujer elegamente vestida. En efecto, lleva un vestido de color mas o menos amarillo, tiene el pelo castaño y apoya su mano sobre el (dossier) de la silla y esta miranda hacia la escena interior,probablemente esta mirando el tapiz. Luego, vemos a un personaje que lleva un casco de metal, una camisa blanca y por encima tenemos la impresion de que lleva una armura y lleva un (bas) de color mas o menos rojo. Esta mirando hacia el personaje que esta frente a él y lleva la mano derecha hacia el cielo. Después, vemos al otro personaje que tiene también el pelo castaño. Lleva una camisa blanca y parece que sus mangas estan subidas, una falda de color marron y entre la camisa y la falda, lleva una especie de cintura roja. Tambien, sobre la camisa vemos una linea negra, pero no distinguimos a lo que corresponde. Esta mirando al personaje con el casco y dirige su brazo derecho hacia el suelo. Luego, a la derecha, vemos a otra mujer con el pelo mas o menos rubio que lleva un vestido de color rojo. No sabemos bien si esta mirando al espectador o si esta hablando con la mujer que esta a su izquierda. Y detras de ella distinguimos también un tapiz pero no sabemos si es una continuacion del tapiz o si es un refejo como si hubiera un espejo que refleja la imagen del tapiz. Luego, vemos a la ultima mujer que tiene el pelo castaño, atado en moño y que lleva un vestido de color azul y sobre las mangas vemos dos trozos de tejido rojo, pero no sabemos si son mangas bobas o si representan una estola. Y acabamos con la descripcion del tapiz. Vemos que esta lujoso. Esta (bordé) por una (frise) que mezcla diferentes colores como por ejemplo el rojo, el negro y probablemente el oro. Lo que podemos distinguir del tapiz es el cielo gris y azul y también vemos claramente a dos angeles. Luego vemos verde y rojo pero no sabemos bien lo que representan estos colores. Y ademas, no sabemos si los dos personajes centrales en la parte superior pertenecen al tapiz o no. Y por fin, la habitacion superior esta decorada sobre los añadidos por una decoracion redonda. B) La técnica de Velazquez. 1) La luz ; elemento para poner de relieve el arte. Notamos inmediatamente al mirar el cuadro que la luz esta demasiado presente en el tercer plano que en el primero. En efecto, Velazquez consigue dirigir la mirada del espectador gracias a la perspectiva pero también gracias a la luz. Al iluminar la escena del fondo, el espectador sigue la luz. También, el hecho de dar una luz menos intensa en el primer plano confiere a las figuras de las hilanderas, segun Azcarate y Casado, un vibrante sentido de realidad. Ademas, gracias al fondo claro del escenario y a la oscuridad de la pared, resalta claramente la luz y el color del tapiz. Entonces, para resumir, el tapiz recibe una luz que destaca los colores mientras que las paredes de la fabrica reciben una luz oscura que da una impresion de desnudez y tristeza pero al mismo tiempo de realidad a la habitacion. Por lo tanto, el ambiente prosaico del lugar donde uno trabaja se opone a la atmosfera poética del lugar donde esta expuesta la obra acabada. 2) Los colores. En cuanto a los colores, Velazquez usa aqui gamas reducidas, una paleta casi monocroma, en capas (couches) de pintura finas y diluidas. Podemos ver en estas caracteristicas, las preocupaciones de Velazquez sobre el hecho de reivindicar la pericia (habileté) del pintor por encima del valor de los pigmentos. Utiliza una gran variedad de ocres, tierras, oxidos aplicados también de una manera poco comun a su época : muy diluidos y con pinceles de astas (manche) finas y largas. De ahi viene el caracter abocetado que presentan las hilanderas y especialmente la que se encuentra en el centro del cuadro. Podemos decir que este método de borrones y manchas demuestra el dominio de Velazquez en el manejo de los pinceles, ya que es capaz de transformar una mancha en figura, segun la distancia del espectador. 3) El movimiento. En el cuadro, el movimiento se ve primero de manera general. En efecto, cuando miramos el cuadro por primera vez, tenemos la impresion al entrar en la fabrica de ver los movimientos de las hilanderas. Imaginamos muy bien la escena que se esta desarrollando. Imaginamos el ruido del torno y también las hilanderas hablando. Al mirar el cuadro, entramos directamente en la accion. Pero, los dos elementos que muestran muy bien el movimiento son el torno y los dedos de la mujer joven. En efecto, la vieja, con la mano derecha hace girar la rueda de hilar y eso aparece claramente con los rayos que desaparecen debajo del impulso de la mano y asi imaginamos la rapidez del movimiento. Y luego, la mujer joven que esta enrollando su ovillo de lana lo hace con tanta rapidez que apenas distinguimos todos sus dedos. Y con estos dos ejemplos podemos decir que el arte de Velazquez culmina. Algunos pintores diran que Velazquez consigue anticiparse al Impresionismo. III) Interpretacion del cuadro. Algunos autores excluyen toda interpretacion simbolica, y hablan del cuadro diciendo que solo representa la visita de tres damas a la manufactura de Santa Isabel. Podemos decir que si es el caso, Velazquez consigue algo fantastico. En efecto, coloca la escena principal, es decir la visita de las tres damas, al fondo del cuadro y crea asi una perspectiva interesante ya que tenemos asi un cuadro en el cuadro. Notamos que Le Brun hizo la misma cosa con su cuadro de Visite de Louis XIV à la manufacture des Gobelins para poner de relieve el trabajo de las hilanderas. Se dice que al pintar este cuadro, Velazquez quiere indicarnos que la pintura es un arte liberal, igual que el tejido de tapices, no una artesania como la labor que realizan las mujeres en primer término. Despues, tenemos la interpretacion mitologica que podria ser la mas probable en cuanto al titulo de la obra. En efecto, el cuadro tiene como titulo la Fabula de Aracné. Eso hace referancia a Las Metamorfosis de Ovidio. La leyenda cuenta como Palas-Atenea es decir Minerva, habil en todos los artes, se enfado al enterarse de que Aracné, una tejedora de la cuidad de Lidia, se jactaba de tejer mejor que la Diosa. Entonces, Minerva propuso una contienda (compétition) para averiguar la que de los dos tejaba mejor. Una vez los tapiz acabados, Minerva descubrio que Aracné represento a Jupiter, padre de la Diosa, bajo la forma de un toro para seducir a la joven Europa. Asi, Minerva decidio castigar a Aracné tranformandola en araña con la meta de tejer toda su vida. Entonces, vamos a ver por qué podemos decir que este cuadro representa una escena mitologica y en particular la de la contienda entre Atenea y Aracné. Vosters acompañado por Angulo y sus partidarios nos proponen lo siguiente. La escena del primer término retrata a la joven Lidia, que podemos ver a la derecha, vuelta de espaldas y trabajando afanosamente en su taller con sus obreras preparando hilo que empleara para sus bellos tapices. Ella asegura en este momento ser superior a Atenea en este oficio. A su lado se encuentra la diosa Atenea que, como lo dice el texto de Ovidio, finge ser una anciana y añade falsas canas a sus sienes. Atenea aconseja a Aracné que mida sus palabras de desafio ante los dioses y que se contente con ser la mejor tejedora entre las mortales. Sabemos que se trata de la Diosa Atenea porque, a pesar de su aspecto envejecido, Velazquez la representa con una pierna de ternura adolescente. Al no escuchar los consejos de la diosa, Aracné, se encuentra frente a ella con el desafio de tejer un tapiz mejor que el de la diosa. Asi, la contienda empieza. Las dos mujeres tejen con gran rapidez. Entonces, el primer plano, representa tanto el momento en que Atenea da consejos a Aracné, como la contienda entre las dos. El segundo plano, en cuanto a él, representa, siempre segun Angulo y Vosters, el desenlace del desafio. En efecto, los dos personajes del fondo representan a Atenea, que esta representada bajo su forma de diosa con el casco, y a Aracné que esta al lado de ella. Algunos autores dudan sobre si los dos personajes pertencen al tapiz o si estan representados delante de él. Pero, al mirar los pies de Aracné, podemos pnsar que estan bien delante de él y no dentro. Entonces, detras de las dos mujeres suponemos que el tapiz colgado a la pared es el de Aracné. Este tapiz constituye una evidente ofensa contra Atenea ya que representa uno de los engaños utilizados por su padre Zeus para conseguir favores de las mujeres y diosas. Asi, Velazquez decide representar el episodio donde Zeus rapta a la diosa Europa, transformandose en toro. Lo que nos permite dar esta interpretacion son los dos angeles que aparecen en el tapiz y gracias a los cuales reconocemos aqui el cuadro de Titien El rapto de Europa. En cuanto a las tres damas que contemplan la escena, siguiendo el texto de Ovidio, podriamos pensar que se trata de "las ninfas y las mujeres migdonides", que estan presentes durante el enfrentamiento y que contemplan en la fabula de Ovidio como la Diosa Atenea, en señal de castigo, tranforma a la joven Aracné en araña, condenada a tejer eternamente. Luego tenemos otras interpretaciones. Tenemos una interpretacion de alegoria politica. En efecto, R.J Fernandez afirma que la hilandera de mas edad representa la obediencia al poder constitucional, mientras que el torno representa la velocidad y la variabilidad de los mandatos. También, cita al gato como la libertad doméstica, el buen cuidadano, independiente y a la vez sumido y por fin la viola de gamba representaria la buena politica. En cuanto a las figuras del fondo, Atenea y Aracné serian las alegorias de los reinos de Portugal y Cataluña, cuya insurreccion mantenia en jaque (échec) a la Corona Española, mientras que las ninfas representarian a las problematicas Castilla, Andalucia y Aragon. También, en este mismo tema, podriamos identificar a Atenea con Felipe IV y la lectura final de esta interpretacion seria un alegato (plaidoyer) contra la arrogancia de quien se subleva y quiere igualarse a los dioses, y en el siglo XVII, al rey. Y ademas, podriamos ver en esto alguna relacion con el perdon del rey a Cataluña (representada por Aracné), famosa por sus manufacturas textiles, mediante el gesto altivo de Atenea. Luego, Tolnay y posteriormente Fernandez, intentan una explicacion alegorico artistica de la obra. En efecto, toman la presencia de las ninfas y de la viola de gamba como una personificacion de las trs artes mayores : Arquitectura, Escultura, Musica, acompañadas por la Pintura, representada por Aracné. Y por fin, tenemos una interpretacion moral del cuadro. Vosters indica que con este motivo mitologico como excusa, Velazquez nos quiere decir que la tapiceria, hermana industrial de la pintura, es arte liberal superior, igual que la teoria musical, la geometria y la aritmética. Y esta escena de la parte superior representa una moraleja eductiva, un tanto intelectual que es la siguiente : "la apoteosis de la virtud pagana, que enseña que la modestia es superior a la laboriosidad artistica y que la rebeldia contra los dioses sera justamente pagada." Y Vosters añade que pudiera tratarse de una glorificacion de la virtud cristiana ya que la Aracné de Velazquez no apareceria castigada sino como una heroina, sufriendo el martirio por oponerse al culto de los dioses paganos. Y por fin, Fernandez añade otra explicacion. Tal vez con esta obra quisiera destacar la prudencia frente a los desvios (déviations) libinidosos (.....) y la cautela (précaution) frente a la lisonja (flatterie), mensaje dirigido a Felipe IV, al que llamaban El Rey Galante, y serviria como advertencia contra la vanidad, la adulacion y sobretodo contra el peligro de los pecados carnales. Conclusion. A modo de conclusion, podemos decir que este cuadro suscito mucha polémicas y que hoy aun no se puede decir con certidud el mensaje que Velazquez quiso poner en esta obra. Pero, lo que podemos afirmar es que con esta pintura, Velazquez se revela ser un pintor exceptional con su técnica de manchas y borrones que nos hacen claramente pensar en la técnica de los pintores impresionistas. Al final de su carrera, la pintura de Velazquez alcanza su apogeo.