CONTENIDO AÑO 14. NÚMERO 153 JUNIO 2O13 PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DIRECTORES DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO Nina Zambrano GERENCIA DE EDUCACIÓN Indira Sánchez COORDINACIÓN DE VOLUNTARIOS Aleyda Viornery HOY EN MARCO 1 El mañana ya estuvo aquí COORDINACIÓN DE EDICIÓN Margarita Rodríguez Edna Catalina Cano CORRECCIÓN DE ESTILO Edna Catalina Cano DISEÑO Sarahí Lara Luis Carlos López Luis Frías Vanessa Cantú Richard Meier: Retrospectiva COLABORACIÓN 12 Encuentro Internacional de Músicos de Jazz y Música Viva de Monterrey CONSEJO EDITORIAL Edna Catalina Cano Margarita Rodríguez Sarahí Lara Luis Carlos López Luis Frías Vanessa Cantú INFORMARCO 15 ENTRE VOLUNTARIOS 19 PORTADA GERARD BYRNE (Dublín, 1969) 1984 y más allá, 2007. Detalle Instalación de video en 3 canales, duración no-lineal (Aprox. 60 minutos en total) 20 fotografías en blanco y negro, vinil Imágenes con marco 39 x 46 cm Cortesía del artista y de Lisson Gallery, Londres DISEÑO PORTADA Vanessa Cantú En marco Voluntarios Es una publicación bimestral del Comité de Comunicación de Voluntarios del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Registro de reserva en trámite. Los artículos son responsabilidad de los autores. Contacto: educacion@marco.org.mx HOY EN MARCO P o r M a r g a r i t a R o d r í g u e z M . Sala de la exposición El mañana ya estuvo aquí en marco El viernes 24 de mayo abrió sus puertas al público la interesante muestra colectiva, organizada por el Museo Tamayo de la Ciudad de México, El mañana ya estuvo aquí, la cual, a través de su objetivo principal de mostrar el acercamiento de l o s a r t i s t a s co nt e m p o r á n e o s a l a historiografía de los años cincuenta, sesenta y parte de los setenta, aborda temas tan importantes como las utopías futuristas; el interés de varios artistas en lograr una fusión de tres manifestaciones artísticas: la pintura, la escultura y la arquitectura; la integración de las nuevas tecnologías al ar te; el rescate de documentos y -de manera vir tual (documental) a través de la fotografía, el cine y el video- de construcciones emblemáticas de esos años; y una revisión crítica de las políticas socio-económicas, a través del arte. Un día antes, en la inauguración exclusiva para miembros, Julieta González, curadora y museógrafa de la muestra, dictó una charla en el Auditorio del Museo. La exposición, integrada por más de 50 piezas entre pintura, escultura, instalación, fotografía y video -en gran parte pertenecientes a la colección del Museo Tamayo, en diálogo con obras contemporáneas-, ocupa en su totalidad la Planta Alta de marco (Salas 6 a la 11) y permanecerá hasta el 22 de septiembre del año en curso. Se cuenta con un catálogo de la exposición, y se organizarán diversas actividades paralelas tanto para niños como para adultos. Se ha dicho en numerosas ocasiones que debemos conocer el pasado para entender 1 el presente y poder aspirar a un futuro; esto es cierto en todos los aspectos de la vida, sean éstos políticos, económicos, sociales, personales o artísticos. El futuro, por cierto, ha sido tema recurrente en la historia de la humanidad, quedando un registro de ello, sobre todo en el ámbito de la literatura -basta recordar a Julio Verne, Aldoux Huxley y la gran mayoría de los e s c r i t o re s d e c i e n c i a f i c c i ó n - ; e n documentos de hace varios siglos –como en las anotaciones y dibujos de Da Vinci-; en el cine, de manera emblemática en la película de 1968 de Stanley Kubrik: 2001: Odisea del Espacio, y en muchos otros filmes tanto serios como cómicos; asimismo en la música, la arquitectura, el arte, el diseño y la moda. Ahora, esta muestra nos permite conocer y/o recordar cómo se concebía el futuro en esas décadas tan significativas en la historia mundial que siguió a la Posguerra y que abarcó cambios geopolíticos, tales como la independencia y posterior escisión de la India; los movimientos contraculturales; las agitaciones estudiantiles en el mundo occidental, incluyendo nuestro país; el uso incipiente de nuevas tecnologías en el arte; la Guerra Fría, la crisis de los misiles cubanos, las aspiraciones de conquistar el espacio, las utopías arquitectónicas de la época y tantas otras situaciones y eventos, ahora históricos; asimismo nos conduce a una reflexión sobre los límites entre modernidad y posmodernidad. A través de muestras individuales y colectivas que se han presentado en m a rc o , h e m o s c o n o c i d o o b ra s y trayectorias de varios de los artistas presentes en El mañana ya estuvo aquí, tales son los casos de Jesús Rafael Soto, Henry Moore, Roberto Matta, Jean Gerard Byrne (Dublín, 1969) 1984 y más allá, 2007. Detalle Instalación de video en 3 canales, duración no-lineal (Aproximadamente 60 minutos en total) 20 fotografías en blanco y negro, vinil Imágenes con marco 39 x 46 cm Cortesía del artista y de Lisson Gallery, Londres 2 Gerard Byrne (Dublín, 1969) 1984 y más allá, 2007. Detalle Instalación de video en 3 canales, duración no-lineal (Aproximadamente 60 minutos en total) 20 fotografías en blanco y negro, vinil Imágenes con marco 39 x46 cm Cortesía del artista y de Lisson Gallery, Londres Dubuffet, Manuel Felguérez, Mathias Goeritz y Rufino Tamayo, entre otros. Asimismo hemos asistido a exposiciones que, como Entrada al Presente, Obras Maestras del Museo de Arte de Ponce (2007), aluden a la interrelación -con diferentes técnicas- entre obras de siglos pasados con obras contemporáneas; otras abordan la unión de ciencia y arte como es el caso de Iñigo Manglano Ovalle (2003), con sus investigaciones sobre el ADN y la fertilización in vitro; y otras que muestran la preocupación de los artistas por fenómenos que han empezado a provocar cambios y que seguramente incidirán en el futuro, como la ecología, en el caso de Tomás Sánchez (2008); y la migración, con la consiguiente pérdida de la cultura y la identidad propias, en Betsabeé Romero. Lágrimas Negras (2009). El mañana ya estuvo aquí nos brinda la oportunidad de conocer los diferentes conceptos y concepciones, optimistas y pesimistas, que sobre el futuro tenían, al iniciar la segunda mitad del siglo XX, diversas personalidades como escritores de ciencia ficción, filósofos y artistas; así como proyectos que nunca se concretaron o que fueron abandonados; en fin, las aspiraciones de un futuro que nunca llegó, en obras no exentas de ironía, crítica y aún humorismo. Durante su estancia en el Museo, Julieta González -como se mencionó, curadora y museógrafa de la muestra- en los diversos recorridos, en la charla en el Auditorio y en su magnífico texto preparado para el catálogo de la exposición, nos comparte que tanto el contenido como el título de El mañana ya estuvo aquí, se originaron por la influencia de tres fuentes principales: 1) La Jetée, un film francés de 1962, de Chris Marker de 28 minutos de duración -una serie de fotografías con narración-, considerado uno de los mejores films de ciencia ficción, ambientado en un escenario post-apocalíptico de un futuro cercano, a través del viaje en el tiempo de un personaje escogido desde niño como conejillo de indias por una civilización avanzada; trata sobre los horrores de la guerra nuclear y la destrucción ambiental y, con cierta dosis de fatalismo, sobre la imposibilidad de modificar el pasado ni el futuro. La Jetée ha inspirado otras películas de ciencia ficción, siendo la más conocida 3 Doce Monos, dirigida en 1995 por Terry Gilliam, cuyo sugerente subtítulo es The Future is History; 2) La instalación 1984 and Beyond, 2007, de Gerard Byrne, obra importante en la muestra, en la que se presentan las predicciones futuristas de escritores de ciencia ficción de esa época; y 3) la exposición This is Tomorrow (1956) en la galería White Chapel, de Londres, en la que la mayoría de los artistas participantes consideraba que el futuro del mundo del arte dependía de la fusión de la arquitectura, la pintura y la escultura. El mañana ya estuvo aquí es presentada por la curadora en tres escenarios: La angustia por la posibilidad de aniquilación nuclear; los viajes y la colonización del espacio; y la arquitectura como el ámbito visible en el que muchas empresas utópicas del pasado tomaron forma concreta. Estos escenarios se muestran a través de cinco ejes temáticos bien definidos a lo largo de la exposición. Arqueólogos del futuro: Profetas, mensajes y el trabajo de reconstrucción Esta primera sección, en la que se muestran dos ópticas diferentes de la historia de ese período: la de ruina y destrucción, y la de optimismo y rescate, que están presentes a lo largo de la muestra, da la bienvenida al visitante con la interesante obra Viva, 2011, de la artista suiza Carol Bove, unas repisas de madera y metal, plena de significados en su aparente sencillez, ejemplo de rescate de la historia social, cultural y artística de los sesenta y setenta, que de manera optimista preconizaban la liberalidad de la época. Así, incluye diversas publicaciones, tales como el libro de Anna Elizabeth Sala de la exposición El mañana ya estuvo aquí en marco Balakian, publicado en 1959 por primera vez, Surrealism: The road to de Absolute, referente a los poetas surrealistas franceses (Apollinaire, Breton, Aragón, Éluard y otros), el cual en sus últimas ediciones incluye una reflexión sobre la influencia del surrealismo en la poesía y el arte contemporáneos; el primer número de la revista erótica para mujeres, de la cual toma el nombre para su obra, muy i m p o r t a nt e e n l o s s e t e nt a e n l o s movimientos de liberación sexual y feminismo; un ejemplar de los Cuentos pánicos de Alejandro Jodorowsky, publicado por primera vez en 1963; el libro Instantáneas (Instantanés), colección de cuentos cortos publicado en 1962, del novelista y cineasta Alain Robbe-Grillet, uno de los líderes del movimiento Noveau roman, originado en Francia en los cincuenta, el cual desafía al lector a reevaluar la manera de leer, de pensar y de ver el mundo. Es interesante que este autor también fue un difusor de la idea de colaboración e integración de diversas manifestaciones del arte; un ejemplo es su novela, de 1975, The Captive, ilustrada por René Magritte. Se encuentran además otras publicaciones, como ejemplares de las revistas representativas de los movimientos contraculturales de la época; así como libros sobre el budismo zen, el budismo tibetano y la cábala, que dan cuenta del acercamiento a nuevas formas espirituales; y algunos libros sobre diseño de interiores, como The Ornamo Book of 4 Sala de la exposición El mañana ya estuvo aquí en marco Finnish Design, sobre el diseño finlandés de esos años, por mencionar algunos. En contraste, una obra que evoca los conflictos que dejaron destrucción y ruinas es Nachbau (Réplica), 2007, 4 impresiones de plata sobre gelatina del inglés Simon Starling, fotografías de una instalación realizada como réplica de las salas de exposición del Folkwang Essen, un importante museo alemán, a partir de la cual recrea algunas fotografías tomadas entre 1929 y 1944 por el importante fotógrafo Albert Renger-Patzsch. Este museo, que llegó a tener una de las más importantes colecciones de arte moderno, en la época nazi, sufrió la remoción y pérdida de más de 1000 obras consideradas arte degenerado, y en 1944 fue destruido por bombardeos aéreos. Actualmente el museo está nuevamente en funcionamiento gracias a su reconstrucción, a partir de 2007. Memorias del futuro En este segundo eje temático se muestra la instalación ya mencionada, 1984 y más allá, 2007, del irlandés Gerard Byrne, integrada por un video en tres canales de una recreación, en un ambiente diferente al original, de las entrevistas que en 1963 realizó la revista Playboy a los escritores de ciencia ficción Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Robert Heinlein, Theodore Sturgeon, y Poul Anderson, solicitándoles sus predicciones del futuro hacia 1984, en clara referencia al título del emblemático libro del escritor inglés George Orwell, publicado en 1949, en el que auguraba un futuro sombrío para la humanidad. Los escritores entrevistados, en cambio, preveían un futuro optimista en el que la tecnología permitiría inclusive que en esa fecha existieran las colonias espaciales. Veinte fotografías en blanco y negro, que trasmiten una sensación de atemporalidad, completan la instalación. Ansiedades de la Guerra Fría: Del Splitnik al Sputnik Este apar tado es par ticularmente importante porque refleja la influencia 5 que ejerció sobre los artistas ese período de incertidumbre, de cambios geopolíticos, pero también de expectativas por la carrera espacial y el uso incipiente de las nuevas tecnologías -por ejemplo en el desarrollo de la computación- y en las artes. Es muy interesante la obra Double Take, 2008, de Johan Grimonprez, un video en el que el artista mezcla, a manera de collage, imágenes de lo que se conoció como Splitnik (debate de cocina) de Richard Nixon con Nikita Khrushchev, de un ficticio encuentro del cineasta Alfred Hitchcok con su doble (un actor); escenas de las películas, del mismo cineasta, Los Pájaros y Topaz; y comerciales y noticieros de televisión en los que se aludía a la carrera espacial pero también se utilizaba el miedo a una posible guerra atómica, a lo que Julieta González llamó la mercantilización del miedo, recurso que sigue siendo utilizado por los gobiernos en la actualidad. Gerard Byrne (Dublín, 1969) 1984 y más allá, 2007. Detalle Instalación de video en 3 canales, duración no-lineal (Aproximadamente 60 minutos en total) 20 fotografías en blanco y negro, vinil Imágenes con marco 39 x 46 cm Cortesía del artista y de Lisson Gallery, Londres Las obras Si cuentas la historia bien, no habrá sido una comedia, 2009, película y periódico; y …Quisiera empezar desde el principio (el ar te de las máquinas heroicas), 2009, impresión cromogénica, dan cuenta de la exhaustiva investigación in situ que realizó la artista mexicana, radicada en Nueva York y en Alemania, Julieta Aranda, sobre las Islas Kiribati o Gilbert Islands, oficialmente República de Kiribati, la cual fue protectorado y colonia del Reino Unido hasta su independencia, en 1979, y en la cual se desarrollaron importantes acontecimientos como batallas entre Japón y los Estados Unidos, pruebas nucleares y la oposición de sus escasos habitantes a la imposición de una línea de tiempo que separaría a las islas. La artista, al viajar a las islas, contrario a lo 6 que esperaba, encontró un ambiente de desinterés por esos acontecimientos, que quedaron como suspendidos en el tiempo, inclusive no se habían removido los ve s t i g i o s d e e l l o s - co m o e l b a rco representado en la impresión cromogénica, y la película ya mencionada, que encontró después de estar sumergida en el mar por 60 años-. Tomando las n o t i c i a s d e e s a é p o c a s o b re e s o s acontecimientos, y sobre la carrera espacial, Julieta Aranda imprime un periódico -del cual hay copias en la sala que pueden tomar los visitantes- al que titula New Star, el mismo nombre del periódico de ese archipiélago. En esta sección se encuentran las esculturas en bronce de Henry Moore, Gran forma lenta, 1962; de Kenneth Armitage, Triarchy , 1958-1959; y de Barbara Hepworth, Forma cuadrada con círculos, 1963, que forman parte de las que se presentaron en la Bienal de Venecia de 1952, a las que Herbert Read en su ensayo para el catálogo de esa muestra, llamó iconografía de la desesperación y geometría del miedo por su aspecto lúgubre y pérdida de la figura humana, características que reflejan angustia y que encontramos también en la obra contemporánea, de bronce, acero y correas, suspendida en el techo del Museo, Proyecto para una escultura pública temporal (Hiroshima), 2009, de Simón Starling integrada por réplicas de 3 esculturas de Henry Moore, entre ellas Atom Piece, 1964-1965, con la forma del característico hongo que se genera por una explosión atómica. La pintura Explosión, 1972, de Adolph Gottlieb es parte de una serie abstracta también con el tema de la explosión atómica. El óleo sobre tela Pecador justificado, 1952, del chileno Roberto Matta aborda el tema de la tecnología que llegará a controlar al mundo; mientras que El tiritador, 1959, de Jean Dubuffet se refiere a la enajenación causada por el temor de una destrucción masiva cuando el mundo se encontraba saliendo del trauma de la Segunda Guerra Mundial. La última frontera: El espacio es el lugar Adolph Gottlieb (Nueva York, Nueva York, EEUU, 1903 - 1974) Burst, 1972 Óleo y vinílica sobre tela 231 x 154.8 cm con marco Colección Museo Tamayo, INBA-Conaculta Otro aspecto histórico de ese periodo abordado por los artistas es la carrera espacial, prácticamente una competencia entre las dos potencias dominantes para determinar quién lograría primero conquistar el espacio, y de esa manera controlar las comunicaciones y ganar la carrera armamentista que definiera el poder sobre el mundo entero. En esta sección encontraremos el desencanto, el abandono y las ruinas de proyectos aparentemente de gran potencialidad, pero que terminaron en frustración, así como obras que remiten al optimismo y confianza en la tecnología. En este eje temático se incluyen las obras 7 Roberto Matta (Santiago, Chile, 1911 - Lacio, Italia, 2002) Pecador justificado, 1952 Óleo sobre tela 116.7 x 177.2 cm sin marco Colección Museo Tamayo, INBA-Conaculta de dos artistas que abordan el tema del espacio de una forma más bien poética y estética: el óleo sobre tela Gran Galaxia, 1978, de Rufino Tamayo, y Luna, 1960, de Mathias Goeritz, obra en hoja de oro y plata sobre madera con la que el artista recupera el monocromo. Varias de las obras que se encuentran en esta sección retratan el fracaso de proyectos ambiciosos que aspiraban a grandes conquistas espaciales, tal es el caso de la instalación de video de 4 canales de las hermanas inglesas Jane y Louise Wilson: Protón, unidad, energía, tormenta de nieve, 2000, nombre de las misiones espaciales soviéticas, obra realizada en el Cosmódromo de Baikonur de la antigua URSS (actualmente en Kasajistán), en su tiempo emblema de la utopía soviética de conquistar el espacio, y hoy prácticamente podemos comprendernos ni comunicarnos adecuadamente, como se evidencia con los textos que sirven de fondo sonoro, en diferentes lenguajes, de manera ininteligible. En el mismo tenor de comunicación extraterrestre, con una velada connotación política a la opresión que el bloque socialista ejercía en ese tiempo sobre Checoeslovaquia, está la fotografía en blanco y negro del eslovaco Julius Koller, Signo de Interrogación Futurológico Universal (U.F.O.), 1978, en la que un grupo de personas forman un signo d e i n t e r r o g a c i ó n ¿d i r i g i d o a l o s extraterrestres, o como signo de un futuro incierto? La instalación Ícaro 13, 2006, del artista angoleño Kiluanji Kia Henda, alude, de manera irónica y humorística a otro de los abandonado, utilizado solo parcialmente para oficinas administrativas. En 1977 salió al espacio la nave Voyager, en la que se envió el llamado Disco Dorado, una proyección cuasi idílica de los seres humanos y las condiciones de vida en la tierra en la que sólo se mostraban imágenes bellas y pacíficas sin mencionar ninguno de los múltiples problemas sociales, como las crisis alimentarias, las guerras, las enfermedades, etcétera. Esa serie de fotografías, enviadas con la e s p e ra n z a d e q u e l o s h i p o t é t i co s extraterrestres que las encontraran entendieran la vida en nuestro planeta, constituyen la base de la proyección Erase una vez, 2002, del artista inglés Steve McQueen, quien cuestiona si en realidad se lograría esa comprensión, cuando ni siquiera los habitantes de la tierra Jean Dubuffet (Le Havre, Francia, 1901 - París, 1985) El tiritador, 1959 Resina poliéster sobre tela 90.8 x 80.7 cm sin marco Colección Museo Tamayo, INBA-Conaculta 8 Rufino Tamayo (Oaxaca, México, 1899 – Ciudad de México, 1991) La gran galaxia, 1978 Oleo sobre tela 95.8 x 129.7 cm sin marco Colección Museo Tamayo, INBA-Conaculta temas presentes en la Guerra Fría, la influencia que las grandes potencias trataban de ejercer sobre los países del llamado Tercer Mundo , que estaban dejando atrás su estatus de colonias. En esta instalación, formada por 8 impresiones cromogénicas, una maqueta y un texto de vinilo, el artista presenta el monumento en forma de nave espacial, regalo de Rusia a Angola, país que apenas estaba iniciando su independencia, un monumento anacrónico, que por supuesto quedó en el abandono hasta que se restauró para servir de tumba al primer presidente de la incipiente nación. Partiendo de ese hecho, el artista arma una ficción sobre el envío de una nave espacial angoleña hacia el sol, su preparación, regreso y fotografías del astro rey (en realidad, la foto de una lámpara). Los edificios que sirven de fondo a las fotografías, también en ruinas, hablan de los intentos fallidos de introducir forzadamente la modernidad en esos países. Otolith I, 2003, video que forma parte de la trilogía de The Otolith Group, tiene el argumento de las investigaciones que una exo-antropóloga del siglo XXII realiza sobre la vida en la tierra en 2003, investigación que sólo puede llevar a cabo por medio de archivos multimedia, ya que, debido a los viajes espaciales, la gente ha perdido la capacidad de vivir en la tierra a causa de una mutación que le impide guardar el equilibrio. En esta sección se muestran obras de varios artistas que empezaron a ver con optimismo y confianza el futuro del arte, ente ellas destaca Ceti lum, 1966-1973, la cual alude a una constelación celestial, de Victor Vasarely, uno de los artistas más destacados del siglo XX, considerado el pionero del arte cinético, de gran influencia en la arquitectura, el diseño, las ciencias computacionales, la moda, etcétera; inventor de un alfabeto plástico, con el cual quería que el arte fuera accesible a cualquier persona. Se encuentran también una serie de obras del op art y cinéticas, que al moverse el espectador, se aprecian en toda su belleza con los contrastes de luz y sombra, como Turangalila I, 1976, de Kasuya Sakay; Escritura blanca No.3, s/f, y Doble relación, 1969, de Jesús Rafael Soto; Amanecer, 2010, de Carol Bove, creada de manera muy artesanal con hilos y clavos; Piedra lunar IV, 1965, de Gio Pomodoro; Fisicromía 830, 1975, acrílico de Carlos Cruz-Diez, entre otras. Algunas de estas 9 piezas preconizan la integración de la pintura y la escultura, que en la siguiente s e c c i ó n a g re g a n l a f u s i ó n c o n l a arquitectura. Esto fue el mañana. Valor de ruina y obsolescencia Aquí se muestran ejemplos de utopías arquitectónicas futuristas que por diversos motivos terminaron en abandono y algunos en ruinas, así como la ya mencionada aspiración de unir la pintura, la arquitectura y la escultura, buscando llegar a construir un espacio -físico, ya no espacial- armónico y estético que facilitara la vida urbana. Un ejemplo de esto último es Desarrollo azul (Jade), 1967, estudio preliminar del diseño de una ciudad inglesa de Victor Pasmore, artista que participó en la ya mencionada muestra This is tomorrow, que sirvió de inspiración para la creación de El mañana ya estuvo aquí; en 1969, erigió el Pabellón Apolo, nombrado así como homenaje a la misión espacial Apolo, el cual sufrió un gran deterioro. Este pabellón es objeto de la obra Monumento, 2003, de Jane y Louise Wilson, quienes muestran en un video su abandono y destrucción. Finalmente se salvó de ser derrumbado gracias a la oposición de la gente y recientemente se restauró. Varias de las obras hacen referencia al fracaso de los proyectos realizados en diferentes países, sobre todo del Tercer Mundo, que pretendían lograr las ciudades del futuro, sin tomar en cuenta las condiciones sociopolíticas y económicas de la población. Entre ellas se encuentran: Vacante, 1998, video de Matthias Müller, con narración de fragmentos de textos de Salas de la exposición El mañana ya estuvo aquí en marco 10 Matthias Müller Vacancy, 1998 (Vacante) proyección de video mono-canal 14' 30'' Cortesía del artista Ítalo Calvino -gran escritor sobre las ciudades- y de David Wojnarowicz, entre otros, sobre Brasilia, diseñada por los famosos arquitectos Lucio Costa y Oscar Niemeyer en los sesenta, destinada a ser la espectacular nueva capital de Brasil y que, por el contrario, ha sido un fracaso urbanístico. Dos obras de Rita McBride en las que trabaja el tema de la ciudad de Chandigarh diseñada por Le Corbusier en los cincuenta, pocos años después de la independencia y división de la India (1947); la primera, Asentamientos (Chandigarh), 2009, obra en bronce, acero y cobre, representa el plano de la ciudad; la segunda, Prueba de color (Superman), 2009, es un tapiz en el que se plasma la emblemática figura de una mano abierta, motivo recurrente en la arquitectura de Le Corbusier, como símbolo de paz y reconciliación, que se encuentra en la escultura urbana de gran formato de la ciudad. Otolith II, 2007, el segundo video de The Otolith Group presente en la muestra, también se refiere a esta misma ciudad, considerada una de las mejores de la India, en contraste con un gran asentamiento irregular paupérrimo en Bombay, en un relato ficticio en el que la exo-antropóloga dialoga con una de sus antepasados. México no estuvo exento de esos impulsos urbanos progresistas, representados principalmente por la construcción de la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, un conjunto de edificios de departamentos en la Ciudad de México diseñados por el arquitecto Mario Pani en 1960, que ha sido escenario de diversos acontecimientos, principalmente la represión estudiantil en 1968 y el gran terremoto en 1985, que han conducido a la destrucción de algunos y el deterioro y abandono de otros. Éste es el tema de dos obras de Pedro Reyes presentes en la muestra: el cuadro Estudio para un parque vertical, 2002-2006; y la maqueta Parque vertical, 2002-2006, a manera de propuesta de rescate de la To r r e B a n o b r a s - a c t u a l m e n t e abandonada, sin ser utilizada, ni demolidapor medio de un parque vertical, que seguramente nunca será construido. En el pasillo al final de las salas, se encuentra la escultura en bronce de Lynn Russell Chadwick, Pair of Walking Figures, Jubilee, 1977, la cual comparte la sensación de angustia existencial de los artistas que crearon sus obras dentro de la llamada geometría del miedo, ya mencionada. E l m a ñ a n a y a e st u vo a q u í e s u n a interesante exposición polisémica, ya que encontramos referencias al tiempo, al espacio físico y sideral, a la historia, la memoria, la política, diversos problemas sociales, la modernidad, la evolución de las artes, y algunos otros que podremos descubrir al hacer uno o varios recorridos que seguramente provocarán en el espectador la inquietud de investigar más sobre esas décadas tan definitorias de la historia mundial. Fotos: Cortesía MARCO 11 COLABORACIÓN P o r O m a r T a m e z Encuentro Internacional de Músicos de Jazz y Música Viva de Monterrey O. Tamez, F. Petry, J. Fonda, S. Swell y R. López Hoy he decidido, ante la recién pasada décimo primera edición del coloquialmente conocido como "Encuentro de Jazz", escribir sobre él: sus orígenes, su concepto y la idea que lo rige. Aunque no es fácil escribir sobre un proyecto del cual quien aquí escribe no solo está involucrado sino que es su creador, gestor y director artístico. las grandes estrellas de moda en el momento) y en música improvisada o creativa, simplemente no había nada. talleres, residencias de músicos y la interacción con músicos (o aspirantes a músicos) locales y mexicanos? El Encuentro nació ante la total ausencia de Jazz, pero aún más importante, de música improvisada y creativa en Monterrey -debería haber un evento como éste en cada ciudad de México, porque la ausencia se extiende a todo nuestro País-. Venía ocasionalmente algún grupo a tocar: Chick Corea Trío con John Patitucci y Peter Erskine; la última versión de la Elektric Band (justo el día que asesinaron a Luís Donaldo Colosio); el grupo de Henri Texier (por gestión de la Alianza Francesa en aquel momento) con un jovencito Louis Sclavis; Michel Portal, Jean - Marc Padovani o el trío de Joachim Kühn en rectoría del Tec y la lista sigue... y eso era todo. Los veíamos tocar y se regresaban a casa. Así, desde que, estudiando con César Guerrero (ex alumno de Nicandro Tamez, mi padre) y conviviendo con los músicos más inquietos que me antecedían -Luis Rosales y Hernán González-, empecé a tocar algo parecido a Jazz y a darme cuenta que estaba uno perdiéndose de algo que simplemente no teníamos. Me remonto en el tiempo, para plasmar la escena de la cual proviene: cuando yo era un adolescente en Monterrey había una casi nula actividad de Jazz (donde los músicos locales soñaban con sonar como ¿Cómo aprender si no hay músicos locales que se dediquen? ¿Cómo interactuar si llegan por la tarde y 48 horas después se han ido? ¿Qué futuro le depara a Monterrey si nunca hay oportunidad de generar Luego, tras una breve estancia en casa del guitarrista Michael Carenbauer en Little Rock (Arkansas), quien literalmente abrió mis ojos al estudio del Jazz, regresando a Monterrey y estudiando como loco el libro "The Jazz Language" del maestro Dan Haerle - libro que actualmente preparamos su primera edición en castellano bajo la guía del autor y su editor12 y estudiando discos (lo que me llevó a estudiar con los maestros en una historia que sigue en otra dirección y que por ahora omitimos de este artículo)... Llegó el momento -por vocación- de empezar a enseñar y descubrir que simplemente no se tiene ni remota idea de lo que es Jazz y mucho menos música improvisada y aleatoria en nuestra ciudad y como “hacer todo uno solo es dogma” (y el maestro Mal Waldron bien me enseñó: "cuando el dogma llega, el arte se acaba"); había que buscar la manera de que voces frescas y comprometidas con la música vinieran a la ciudad. A raíz de esta experiencia, que se ha extendido por veinte años, de dedicación pedagógica, al poco tiempo de empezar a realizar programas de Jazz y descubrir que había un público, al mismo tiempo que nace Non – Jazz, nos dedicamos a hacer lo impensable: tocar, de martes a domingo en Monterrey y su área metropolitana, Jazz por, hasta hoy, veinte años constatando que público hay y lo que faltan son músicos que lo apapachen. Así se inicia hace catorce años el Encuentro, si bien los primeros tres años fueron rechazos y se quedó en el tintero, como me dijo alguna vez el maestro Jim Hall "sólo la terquedad consigue y por ende es el único talento necesario", seguimos insistiendo hasta que en el 2003 nace física y palpablemente el Encuentro Internacional de Músicos de Jazz y Música Viva de Monterrey. Una iniciativa en la que músicos locales, mexicanos e internacionales hacen una residencia dedicados 100% a convivir como familia y presentar Jazz, Rock, 11° Encuentro de Jazz música improvisada, folklore, música étnica y todas las formas creativas del mundo según los propios intereses de cada músico, sin olvidar la parte didáctica. Desde el principio los músicos que venían daban talleres para que los jóvenes y los no tan jóvenes pudieran estudiar en nuestra ciudad, y todos y cada uno de los músicos que hoy medianamente tocan Jazz en Monterrey -incluso en otras partes de México- han pasado por los talleres -más de cuarenta hasta el día de hoy-. Como ejemplo de estos logros, en la pasada edición se tuvo al primer músico de estos talleres tocando en el escenario, lo que demuestra que con paciencia y dedicación se pueden hacer muchas cosas. Un proyecto así es resultado de la suma de muchísimas personas, convicciones e instituciones (hoy no es el día para hablar de cada uno de ellos, pero todos saben la gratitud que se les tiene por haber apoyado hasta el día de hoy esta iniciativa), sólo cabe hacer mención que más allá de las instituciones está la sociedad y que nuestro servicio es y será para la comunidad. Por otro lado, sin duda hay mucho por mejorar y corregir. Mucho por cambiar y madurar. Mucho por desarrollar y creer. A todos y cada uno de los músicos que les llegue este artículo les invitamos a contactarnos, pues hace falta que estemos en una unidad y no disgregados donde nadie -sin importar niveles- podemos construir. A la sociedad la invitamos a abrazar este proyecto y disfrutarlo como lo que es: una bonita excusa para salir con la familia y amigos a pasar un momento de esparcimiento y de formación humana a través de la música. 13 Fotos: Cortesía Omar Tamez Once años después muchas cosas han cambiado, muchos viajes y giras por todo el mundo le dan a uno una visión que en aquel momento no tenía; credibilidad y músicos de todo el mundo solicitando participar porque, no sólo en México sino en el mundo entero, es único y no hay otro proyecto de residencia musical donde músicos hagan su música de forma creativa. Con esto quiero decir que en los festivales, aunque son maravillosos, uno va a tocar su música con su grupo y seguir su camino. Aquí hacemos música desde su raíz. En términos de Jazz, el Encuentro está basado en el primer concepto que los músicos de Jazz, desde sus inicios hasta mediados de la década de los sesenta, tenían: juntarse, convivir, compartir y hacer música. Por razones que pertenecen a otro artículo, esta dinámica desapareció y sólo quedaron los "after hours", momento en el que los músicos se juntaban a tocar ya sin público sólo por diversión, que llevaron a las "jam session" que son formas de pasatiempo que poco arte generan, aunque sean útiles para el aprendiz. La música que se desarrolla siempre está basada en la voz particular de cada músico y en sus intereses en el momento de abordar determinada música con el resto de los músicos. Otro aspecto interesante en cada edición del Encuentro, es que el público pueda escuchar en vivo algún instrumento o poco común o que se toca poco en nuestra ciudad en vivo. Así cada año tenemos algún instrumento o grupo de instrumentos que el solo hecho de verlos en escena ya es un atractivo importante. 11° Encuentro de Jazz Mucha música se ha hecho y mucha música más se realizará en los años por venir, sólo nos queda crecer, ser humildes y escuchar opiniones y críticas y continuar con el proceso autocrítico que fue inculcado en nuestro entorno familiar. Más de sesenta artistas de todo el mundo, músicos, compositores, poetas, actores, bailarines y fotógrafos han participado en escena dentro de un proyecto único de síntesis artística, donde cada concierto es una invitación al descubrimiento y la comunión social. Para todos y cada uno de ustedes que nos leen el día de hoy a saborearse el siguiente platillo que se prepara ya para mayo del siguiente año, con lo que será la décimo segunda edición o como me gusta decir “el segundo de la segunda década”. Ojalá que todas las búsquedas de diversos estilos, no solo de Jazz sino de otros estilos y formas (creativas o no), lejos de criticar, se movilicen a generar más encuentros y festivales musicales que son solo beneficio para que todos los gustos, deseos y búsquedas sean saciadas y que nuestra ciudad un día alcance los niveles artísticos, sensibles y humanos que merece. 14 INFORMARCO P o r A l e y d a V i o r n e r y MARCO abre sus puertas al diseño Fotos: Cortesía MARCO Durante el mes de abril, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey abrió sus puertas a una serie de encuentros vinculados a la disciplina del diseño en sus distintas ramas: industrial, gráfico, modas, interiores, etc. Dos instituciones educativas reconocidas internacionalmente, el Tecnológico de Monterrey y el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey (CEDIM) colaboraron con el Departamento de Educación de marco para la organización de un foro y conferencias con profesionales del diseño que vinieron a Monterrey desde diferentes partes del mundo. 4ta edición del Foro Diseña con eñe Oxímoron. Revolución permanente Diálogo con diseñadores Evento que año con año realiza la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial del Tec de Monterrey, que en esta ocasión buscó la alianza con marco para presentar en esta sede tres co nfe re n c i a s d e i m p o r t a nt e s d i s e ñ a d o re s industriales: José de la O, KINETICA y Lauren Serota. Alrededor de 150 estudiantes y profesionistas se dieron cita el pasado jueves 18 de abril para escuchar las interesantes propuestas de estos jóvenes diseñadores, así como la metodología que siguen al momento de diseñar. En el marco de su 35 aniversario, el CEDIM tuvo como maestros invitados a distintas personalidades del diseño, la comunicación, arquitectura etc. Gracias a la buena relación entre las instituciones, marco tuvo la oportunidad de presentar en sus instalaciones las conferencias de Ignacio Fernández Maroto, experto en ilustración y diseño; Simone Nunes, diseñadora de modas; Marivi Ávalos, fashion manager y consultora de mercadotecnia; Martina Grzmont, profesional de la comunicación con experiencia en marketing digital; y Antonio Monerris Tormo, consultor especializado en planificación de estrategias de comunicación. Alrededor de 350 jóvenes de distintas universidades asistieron a las conferencias sobre temas tan interesantes como el branding y los hábitos de consumo en las redes sociales, el arte digital aplicado a la publicidad y la estética en el diseño, que se impartieron el 19, 23 y 30 de abril. Conferencia de José de la O Conferencia de Ignacio Fernández Maroto Conferencia de Lauren Serota 15 P o r I n d i r a S á n c h e z El universo femenino de Miriam Medrez Desde el pasado 30 de mayo, la Capilla del Arte ubicada en el Centro Histórico de Puebla, Puebla, presenta la exposición Cuerpo-Ausencia: Hilvanando Identidades de la reconocida artista mexicana Miriam Medrez. Una selección de esculturas producto de un proceso de investigación y experimentación con textiles que la artista ha venido realizando en los últimos años y que dejan ver un extraordinario manejo de los materiales como son telas e hilos; así como técnicas de bordado, hilvanado y construcción textil, que nos permiten adentrarnos a ese mundo ritual, íntimo y personal de la confección, cuyos celosos procesos se guardan en un ambiente de creación aparentemente doméstico . La extraordinaria exposición de más de 60 piezas, nos permite ver de manera profunda diversos aspectos del papel de la mujer en el arte, su relación con la comunidad, y su propio cuerpo. Binomios de emociones y sentimientos, memoria y narrativa, introspección y sentido, se repiten y nos invitan a pensar en torno a ellos. Fotos: Cortesía Miriam Medrez En conjunto, esta extraordinaria muestra presenta un lenguaje muy personal de la autora, que a la vez habla en nombre de todas las mujeres que no son capaces de traducir en palabras este universo de lo femenino, donde Miriam Medrez funciona como una intérprete de ese mundo interno y externo, público o privado en el que todas las mujeres se desenvuelven a través de lo cotidiano. Visita http://www.miriammedrez.com/ Miriam Medrez, artista originaria de la ciudad de México, radica y trabaja en Monterrey desde hace más de veinticinco años. En marco, su obra se ha expuesto en varias ocasiones, a manera de ejemplo, podemos mencionar las exposiciones La Estructura de la Piel, 2008, exposición de escultura de gran formato; Miriam Medrez: Asalto de Recuerdos, 1995; y las exposiciones colectivas de las ediciones del Premio MARCO 1994, 1995 y 1996; e Historia de Mujeres: Artistas en México del siglo XX, 2008. 16 P o r M a r g a r i t a R o d r í g u e z Fotos: Cortesía MARCO GABRIEL OROZCO Salas de la exposición Gabriel Orozco (2001) en marco Dos de las últimas actividades de Gabriel Orozco (Xalapa, Veracruz, 1962), en la actualidad uno de los artistas plásticos mexicanos de mayor reconocimiento internacional, dan cuenta de su vigencia y trabajo multidisciplinario constante: Una es la presentación del libro Gabriel Orozco, en el que, de forma cronológica, se hace un recorrido de dos décadas de la trayectoria del artista en un muy completo catálogo de la gran muestra retrospectiva itinerante que se presentó, del 2009 al 2011, en cuatro de las sedes más importantes del arte contemporáneo: el Museo de Arte Moderno (MoMa) de Nueva York; el Centro Georges Pompidou, de París; el Tate Modern, de Londres; y el Kunstmuseum, de Bassel, en el cual se incluyen interesantes ensayos críticos de Ann Temkin, Briony Fer y Benjamin H. Bochloch. La presentación del libro, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el día 1 de abril del presente año, tuvo como presentadores a Juan Villoro, María Minera, Sergio González Rodríguez y el propio artista. En ese catálogo, editado por CONACULTA, se incluyen, por supuesto, obras de Orozco que estuvieron expuestas en marco en la exposición de 2001, Gabriel Orozco, que constaba de fotografía, escultura e instalación. Entre esas obras, recordamos La DS (1993); Mis manos son mi corazón (1991); Piedra que cede (1992), gran pelota de plastilina del mismo peso que el artista; Papalotes negros (1997); y la polémica Caja de zapatos vacía, que se presentó por vez primera en la Bienal de Venecia de 1999. La segunda actividad, es la exposición Piedras vivas, que se presenta del 19 de abril al 15 de junio del año en curso en la Galería Kurimanzutto de la Ciudad de México, integrada por 47 piedras del río Papagayos (situado entre Acapulco y Puerto Escondido), a las que el tiempo y la erosión ha dado una forma única, esculpidas por el artista de acuerdo a dibujos dictados por la individualidad de cada una de ellas. Estas piedras nos remiten a obras anteriores, como la ya mencionada Piedra que cede; la intervención con grafito en los huesos de una ballena recuperados en las costas de Guerrero Negro, Mátrix Móvil (2006), obra creada para la Biblioteca Vasconcelos, en cuyo vestíbulo está suspendida; y Pelota ponchada (1993), la cual se presentó recientemente en las salas de marco dentro de la muestra Futbol. Arte y Pasión (2012). Gabriel Orozco, artista que ha incursionado en diversas disciplinas plásticas, constantemente explora nuevas formas para expresar su arte en forma poética e inteligente. Actualmente está presentando obras muy diferentes a las ya conocidas en el museo Kunsthaus Bregenz, en Bregenz, Austria; y en la Fruitmarket Gallery, en Edinburgh, Reino Unido. 17 Fotos: Cortesía MARCO FERNANDO BOTERO Salas de la exposición Fernando Botero en Monterrey (1999) en marco Coincidiendo con los ochenta años de vida de Fernando Botero, afamado artista figurativo colombiano (Medellín, 1932) y uno de los más cotizados a nivel mundial, se organizó la muestra Testimonios de la Barbarie en el museo Cuartel del Arte, de Pachuca, Hidalgo. Esta exposición está integrada por 67 obras (25 óleos y 42 dibujos en técnica mixta) en las que el artista plasma el terror y la tragedia vividos por Colombia en años recientes por el alto índice de delincuencia y que ha tenido repercusiones políticas, sociales y económicas en ese País. Con su emblemático estilo en el que presenta tanto a los personajes como los animales y los objetos como figuras de gran volumen, retrata las torturas, las masacres, el dolor de una madre por la muerte de su pequeño hijo, los cuerpos descuartizados, los cadáveres abandonados rodeados de aves carroñeras, el gran desfile de ataúdes cargados por dolientes, la muerte abrazando a los personajes o corriendo sobre sus cadáveres, y muchas otras escenas impresionantes, que son como un llamado a evitar la repetición de esas terribles condiciones. Las obras que integran la muestra fueron donadas a Colombia por el artista en 2004, quien ha sido muy generoso con su País. El trabajo de Fernando Botero -pintura, dibujo y escultura, disciplina ésta última que inició en 1973- cuya trayectoria abarca muy diversos temas, tales como las corridas de toros, la familia, las mujeres sensuales, en muchas ocasiones mirándose al espejo, recreación de obras de arte de siglos pasados, como la Mona Lisa, temas religiosos, etcétera, se encuentra en gran número de países del orbe, es presencia constante en las más importantes subastas de arte. En abril de 2012 el Congreso de Colombia condecoró a Fernando Botero con la Orden de la Democracia Simón Bolívar Gran Cruz Extraordinaria con Placa de Oro, por sus 80 años de vida, la cual se suma al gran número de premios y reconocimientos que ha recibido. En marco se presentó en 1999 la magnífica muestra de pintura y escultura Fernando Botero en Monterrey, contando con la presencia del ar tista en la inauguración de la que ha sido una de las exposiciones con mayor número de visitantes. Testimonios de la Barbarie nos brinda una gran oportunidad de admirar nuevamente la obra de este maestro, en una muestra que difícilmente se volverá a presentar. 18 ENTRE VOLUNTARIOS P o r E d n a C a t a l i n a C a n o EL MAÑANA YA ESTUVO AQUÍ Foto: Bertha Elizondo Capacitación Recorrido por la exposición El mañana ya estuvo aquí guiado por Julieta González El pasado jueves 31 de mayo tuvo lugar el recorrido de capacitación de la nueva exposición que ocupa las salas de la Planta Alta del Museo, guiado por Julieta González, curadora y museógrafa de la misma. 19 Foto: Aleyda Viornery Foto: Bertha Elizondo CAPACITACIÓN MENSUAL 20 Fotos: Bertha Elizondo Celebrando el Día de las Madres El Departamento de Educación de MARCO preparó una celebración especial para las voluntarias por el Día de las Madres, la cual tuvo lugar el 11 de mayo pasado en el Restaurante del Museo. Una muy interesante clase de cocina impartida por el Chef Emigdio Rodríguez, donde el profesional de la cocina compartió con las asistentes algunos secretos de la elaboración de la pizza y cómo hacer de la comida toda una experiencia gastronómica. Se concluyó con una deliciosa merienda consistente en Pizza Margarita acompañada de una ensalada verde con vinagreta de vino blanco y balsámico, y para el postre Tiramisú a las fresas. 21