DEPARTAMENTO DE MÚSICA PROGRAMACIÓN GENERAL Para los cursos 1°, 2° y 4º de E.S.O. Curso 2015-2016. Jefe de Departamento: Pedro Moreno Navarro 1 ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN PRIMER CICLO DE E.S.O. Consideraciones preliminares: OBJETIVOS GENERALES INFORMACIÓN ACADÉMICA, para alumnos, padres o tutores EVALUACIÓN, RECUPERACIONES Y PROMOCIÓN ADAPTACIONES CURRICULARES ADQUISICIÓN Y/O DESARROLLO DE COMPETENCIAS; CONOCIMIENTOS TRANSVERSALES CONTENIDOS Y OBJETIVOS MÍNIMOS DE 1º PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CONTENIDOS Y OBJETIVOS MÍNIMOS DE 2º PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 3 4 6 6 9 10 14 17 22 22 27 31 ACTIVIDADES PREVISTAS. 38 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 39 METODOLOGÍA 1º Y 2º DE LA ESO 40 OBJETIVOS GENERALES DE LA 2ª ETAPA 41 OBJETIVOS MÍNIMOS 4º 42 PRIMER TRIMESTRE 42 SEGUNDO TRIMESTRE 49 MONOGRÁFICO DE INTRODUCCIÓN AL FLAMENCO 55 TERCER TRIMESTRE 57 METODOLOGÍA en 4º de E.S.O 64 ANEXO I :CONTENIDOS DE AUDICIONES 66 ANEXO II 72 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDICIONES PLANTILLA PARA ANALIZAR AUDICIONES 73 PRUEBA EXTRAORDINARIA ENERO PARA PENDIENTES 74 ANEXO III 81 EXTRACTO DE CUESTIONARIO RESUELTO, COMENTADO Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN 2 PRIMER CICLO DE E.S.O. Consideraciones preliminares: Las consideraciones previas son muy similares a las de años anteriores en cuanto a unas predicciones de similares perfiles. Los resultados académicos de los pasados cursos han sido, en todos los niveles en que se imparte música, muy positivos. Por una parte se refleja en el bajo número de alumnos con la asignatura pendiente; por otro, entorno al cincuenta por ciento de los aprobados presentan notas superiores al cinco. Todo indica que la metodología aplicada surte en buena medida los efectos deseados, por lo que no se apreciarán cambios significativos en los cursos 1º y 2º. Sí habrá mayor presencia de ejercicios en el teclado de secuencias con acordes de Tónica, Dominante y Subdominante, que se plasmarán a l final con la ejecución, a dos manos, de una canción sencilla. En cuanto al nivel 4º se ha potenciado esta actividad, intentando alcanzar el objetivo de cuatro canciones ejecutadas a dos manos, dependiendo del interés y trabajo del alumnado que, cada año es diferente. Los pasados cursos fueron excepcionales porque los alumnos eran muy aplicados y los grupos poco numerosos; pero el presente tiene muchos más alumnos y de expediente más modesto, por lo que los vaticinios a priori no son tan buenos. 3 OBJETIVOS GENERALES Acercamiento e introducción al estudio reflexivo del origen, evolución, importancia, comprensión, apreciación, medios, artistas, análisis y práctica de la Música. PROCEDIMIENTOS (Información académica –actualizada- para el alumnado, pg. 3 del Temario) 1 La materia a estudiar Tendrá un seguimiento oral, control de los deberes y numerosos controles escritos sobre un temario de contenidos mínimos, elaborado por el Departamento, supliendo con medios audiovisuales excelentes la mayor extensión y peso de un libro. Salvo en pruebas extraordinarias NO HABRÁ EXÁMENES* QUE ENGLOBEN VARIOS TEMAS, los controles no excederán la extensión de una lección (control), con preguntas de cuestionarios resueltos en clase, o de desarrollo. En una hoja de su agenda cada alumno anotará sus calificaciones –junto a las demás asignaturas, a las que acompañará la firma tutelar desde el mismo día de su conocimiento. La preparación de los controles escritos no exige mucho más esfuerzo que los deberes cotidianos. 2 Audiciones La razón de ser de estudios sobre materias artísticas es la importancia cultural de las obras de arte. los compact-disc, también elaborados por el departamento, y que se facilitan a los alumnos, son un material de trabajo de gran eficacia. Los controles de identificación de obras musicales y de sus autores son muy formativos, aportan las mejores calificaciones en todos los niveles de la ESO, y conocimiento de alta calidad. Así mismo, cuando estas calificaciones de audiciones son altas, 6´5 o más en conjunto, programadas para el segundo trimestre, podrá incluirse en la nota media del último trimestre, incluso en el examen de septiembre si con ello mejora la calificación. 3 Evaluación. Las evaluaciones de alumnos se resolverán, principalmente, haciendo la media de las calificaciones, con gran importancia de su evolución, esto es, con mayor peso de las últimas calificaciones: el último control tiene valor doble a efectos de nota media (no se incluyen los ejercicios de recuperación). Las notas 0 ó 1 no recuperadas, impedirán hacer media y mantendrán en suspenso la evaluación: es obligatorio intentar recuperar todas las pruebas suspendidas o alcanzar un suspenso alto, mínimo de 3. 4 Incentivos por actitud y procedimientos. Los alumnos que no tengan malas anotaciones (hasta tres por trimestre) en actitud (atención, corrección en clase, respeto, faltas injustificadas, firmas, puntualidad...), añadirán hasta 0´,5 ptos. a la nota final, lo que supone el 10% del aprobado. Por procedimiento (deberes de casa y de clase, traer los materiales de trabajo, su buena conservación y presentación, interés, participación…) añadirán hasta 1 pto., que supone otro 20% (total de 15 décimas). En el mejor de los casos con 3´5 de media, el alumno aprobaría la asignatura en junio, dado que su buena disposición añadirá la puntuación necesaria. El alumno está obligado al estudio regular, siendo capaz de responder a preguntas sencillas, en cada clase, de materia reciente. El buen comportamiento en actitud y procedimientos, aun no aprobando ninguna evaluación el alumno, en septiembre sólo responderá de la última evaluación. *Ver * de página siguiente 4 Las participaciones que demuestren un interés, evidente y continuo, supondrán la obtención eventual de un positivo, que sumará una décima a la nota de la evaluación. También sumará una décima cada trabajo escrito que se presente en su momento, inaplazable salvo causa muy justificada, los cuales pueden ser rechazados por contenidos y presentación deficientes. Las 15 décimas al final se obtendrán si se acumulan diez positivos y se acredita la buena actitud (ausencia de observaciones negativas). 5 Recuperaciones. Evaluación final y promoción Sin necesidad de exámenes específicos, las evaluaciones suspendidas se recuperarán aprobando la siguiente, salvo con nota media inferior al dos. Para mejorar nota, en cualquier caso, un alumno podrá solicitar y hacer, en la hora de recreo de miércoles y jueves, o en clase, cualquier control atrasado, si las circunstancias lo permiten en la fecha, que por lo general sí lo permiten. Quedan exceptuados los controles de audiciones porque impiden impartir la clase. La evaluación final tendrá como referencia principal los objetivos mínimos establecidos en la Programación, los cuales sirven de guía útil para reconocer los niveles. La promoción del alumno será propuesta atendiendo a: 1) sus conocimientos; 2) sus posibilidades de recuperación en el curso siguiente, si su actitud merece esta consideración; 3) si sus dificultades personales y si su actitud son valoradas y avaladas por el Equipo Educativo. 6 Faltas a clase y a controles (exámenes). Faltar a clase en los más de los casos, no justifica no hacer los deberes, pues la clase no se puede repetir cada vez que un alumno falta. La justificación por faltar a una prueba escrita debe incluir la expresión FALTÓ AL EXAMEN*, debiendo traer la prueba preparada para la siguiente clase. 7 Objetivos mínimos con Adaptación Curricular La redacción de los temarios por este Departamento, está en gran medida inspirada por los alumnos con dificultades para seguir los niveles correspondientes. Estos alumnos tendrán que estudiar mínimamente los contenidos subrayados, que sólo se ven en los temarios especiales que se les da a ellos, y ampliaciones específicas según los casos; pero gracias a este sistema, pueden seguir la lectura de lo que estudian los demás, por lo que pueden seguir la clase hasta donde lleguen sus posibilidades, con menor riesgo de que se pierdan a lo largo de la misma. 8 Asignaturas pendientes. A los alumnos de 2º, 3º y 4º con Música pendiente, recibirán un resumen muy escueto de las asignaturas a superar. Tendrán atención del Departamento de de miércoles a jueves en la hora del recreo; en esta atención podrán examinarse, a su conveniencia, previo aviso el día anterior; además contarán con las convocatorias oficiales. *La denominación examen se mantiene a efectos informativos, ya que se asocia más generalmente con pruebas escritas, independientemente de su extensión. Nota. Estas dos páginas serán resumidas y enviadas a los padres de los alumnos, con un volante final, a modo de recibo, que debían remitir con firma tutelar. 5 CONTENIDOS MÍNIMOS Y ADAPTACIONES CURRICULARES Este departamento ha desarrollado un temario a modo de libro para cada nivel. La ventaja de los libros de texto tradicionales son su extensión y calidad de ilustraciones y gráficos. Pero éstas son compensadas ampliamente con los medios audiovisuales excelentes que se poseen. Como ventajas extraordinaria está la posibilidad de incluirlo en la Programación de forma íntegra, y poder ser consultado, conocido, criticado y propuesto para mejora por todo aquel que tiene derecho a acceder a esta Programación, poniendo, al lector del presente documento, directamente en contacto con el material a estudiar, asequible a padres o tutores de variado nivel cultural. Se ha procedido a la elaboración de cuestionarios –mencionados arriba-, para todos los apartados temáticos, de los que se incluye un modelo de ejemplo en un anexo final. Además se aligera el peso físico creciente que tienen que transportar los alumnos en sus desplazamientos, especialmente los de 1º de ESO, en edad crítica de crecimiento. ADAPTACIONES El Temario de cada nivel se edita en dos versiones: una general para todo el alumnado; otra adaptada para alumnos con dificultades, donde se subrayan los contenidos elementales, con algunas correcciones de texto. Supone una guía de objetivos mínimos sin necesidad de definirlos abstractamente. Con ello tenemos la posibilidad real de que todos los alumnos, sea cual fuere su nivel inicial o posterior, puedan seguir el desarrollo normal de la clase, porque, según se expone en la metodología, el seguimiento con la lectura de los mismos textos, evita en la mayor medida, tratos apartados y diferentes, con lo que la labor de integración de los alumnos menos dotados queda garantizada también en la mayor medida. Para estos alumnos los esfuerzos memorísticos en una asignatura de lenguaje propio, suelen ser una pérdida de tiempo. Se sientan todos en la proximidad del profesor y se les sigue el trabajo de ceca. Como los controles son ya sobre un cuestionario de preguntas de respuestas breves, extraídas del temario y en el orden de la redacción, los alumnos con necesidades especiales suelen hacer los controles buscando en el temario las respuestas; también reciben la ayuda del profesor en algunas preguntas de algún a dificultad. Los temarios insertos como contenidos mínimos son la versión adaptada. A la Profesora de Apoyo se le suministrará un cuestionario abreviado para que les ayude a preparar las pruebas. Las calificaciones de estos alumnos tendrán muy en cuenta la opinión de esta Profesora y de la Orientadora. ADQUISICIÓN Y/O DESARROLLO DE COMPETENCIAS. TEMAS TRANSVERSALES TRANSVERSALES. Los asuntos cotidianos e innumerables susceptibles de ser tratados, referidos o mencionados en un aula de educación, relativos a la convivencia, el respeto, la interdisciplinariedad, etc., tuvieron un apartado específico en su día. Ahora se presentan en el sistema estructurado de Competencias. Interés por el Saber. Se echa en falta este título como apartado de competencia especialmente evaluable. Se suele confundir con el interés del alumno, pero en no pocos casos alumnos menos dotados o carentes de una voluntad de trabajo, se sorprenden gratamente al reconocer unos conocimientos que poseen de modo latente, solapado o que distan muy poco de ser adquiridos; una suerte de curiosidad por comprender cosas que le rodean que, canalizado con acierto, puede sacar de la apatía y estimular al trabajo. Gran parte del fracaso escolar se debe al desconocimiento de la satisfacción que producen los logros personales; los conocimientos adquiridos no suelen estar en las escalas de valores de alumnos de corta edad. 1. Competencia cultural y artística. Desde el primer contacto con el alumnado comienza una tarea de contacto con el mundo del Arte, que se irá manteniendo y ampliando, teniendo en cuenta y como fondo desde la Literatura a las Bellas Artes, 6 figurando la música como una expresión más de una similar forma de ver el mundo según la época y el lugar. Los diferentes estilos tendrán su ubicación espacio-temporal y cultural, sus aportaciones válidas y sus excesos o defectos a evitar. La época y su arte tienen características comunes independientemente del medio artístico que se emplee. En todos los apartados musicológicos, especialmente los relacionados con la Historia y con la Historia del Arte, hay un material de contacto y recursos para ponerlos en relación –culturales- y para analizarlos y valorarlos –artísticos-. 2. Competencia para la autonomía e iniciativas personales. Los análisis de hechos musicales, preferentemente audiciones, cuentan con una plantilla con la que se pueden detectar factores objetivos, como tempo, compás, tonalidad mayor o menor, etc., y otros de carácter subjetivo, como son las sensaciones que se perciben, con un amplio abanico de adjetivos que ayudan a situarse al alumno y también le posibilitan una opinión personal, que los alumnos irán expresando y siendo oídos por todos, ampliando su percepción de cómo piensan o sienten muchos compañeros. (La plantilla para abordar los análisis se encuentran en la página final de cada temario). 3. Competencia social y ciudadana. El mismo contacto con un grupo activo de alumnos va acompañado de una actitud respetuosa, arbitrada por el profesor e incluso por compañeros. Las preguntas que hacen los alumnos en la clase son derivadas por el profesor hacia algún compañero que pueda responderla; en caso de que no sea posible el profesor elabora sobre la marcha una serie de preguntas intentando que el alumno, relacionando otras cosas más sencillas, pueda encontrar la respuesta. Los recursos son interdisciplinares en la medida de lo posible. De este modo, por ejemplo, se establecen vías de participación en las que el respeto es obligatorio e indispensable. El alumno debe prestar la misma atención al compañero que tiene la palabra que al profesor. 4. Competencia en información e informática. Desde el principio, parte del material audio se propone a los alumnos para que ellos puedan elaborar los ejemplos que van a utilizar, bien CDs o bien material de transporte informático, como memorial extraíbles. La participación del proyector conectado al PC del Aula, permite, asimismo, visualizar en la pantalla todo tipo de operaciones, no sólo aquellas que permiten escritura musical, grabaciones de sonido, etc., sino todas aquellas de software libre, funciones, accesos, recursos, etc. útiles para el estudio, la información y ejecución de trabajos. 5. Competencia para aprender a aprender. Movido por vocación profesional hacia la formación integral del alumno como persona, ciudadano y, convencidos del valor de la formación intelectual y cultural, para poder orientarse en la vida, es de enorme importancia enseñar el valor del aprendizaje y cómo obtenerlo por medios autónomos. Es, a mi modo de entender, lo que se pretende expresar con este epígrafe, aprender a aprender, poco o nada afortunado. Las frases sobre el peso del conocimiento, para ser hombres y mujeres libres, son abundantes, pero no tenidas en cuenta en todas sus dimensiones. Todas las que sean útiles, como refranes o sentencias, serán comentadas para que no caigan en el olvido. Con frecuencia el profesor utiliza en clase un diccionario etimológico, aspecto éste de muchas palabras, su origen y verdadero significado, que siempre ha llamado positivamente la atención de los alumnos de todas las edades. Partiendo de los significados de expresiones-conceptos como atención, concentración, memoria, orden, análisis, etc., se buscan los principios más elementales para ponerlos en práctica. Desde siempre quien esto redacta, ha tenido la costumbre de citar una sentencia atribuida a Pitágoras: Empezar es la mitad del trabajo…, que a poco que se comenta llega a ser un axioma aceptado, pues muchas cosas no se hacen porque ni siquiera se empiezan, esto es, muchos alumnos no estudian porque nunca han empezado a hacerlo. Se buscan así acciones o gestos que facilitan o predisponen al trabajo, como el uso 7 habitual de la agenda, la importancia de asimilar disciplina con rutina; es una forma de intentar crear hábitos. A todo se suma la utilización de cualquier circunstancia favorable para corregir o señalar vicios normales y conocidos en las deficiencias en los estudios. Así mismo, siempre se hace constar que el conocimiento de composiciones conocidas pero ignoradas en su título y autor, es un valor cultural de primer orden, que no tardan en hacer público en la primera ocasión que se les presenta. 6. Competencia en comunicación lingüística. Con frecuencia, hasta en los manuales de aparatos de reproducción de grabaciones, a cada banda de un disco se le llama canción. Esto es un error por deformación e ignorancia. Aunque toda canción es o pretende se música, una sinfonía no es una canción, una danza tampoco. El lenguaje musical no acaba en la lectura correcta de pentagramas, sino que incluye muy especialmente el concepto de forma, que como tal tiene una definición. El lenguaje específico de la música es un enriquecimiento natural y obligatorio. Téngase en cuenta que, después de transcurrido un tiempo los conocimiento pierden precisión y contenidos. El contenido principal suele ir en un título de una definición o de un párrafo. Tanto en el transcurso del desarrollo curricular como en el trascendente trabajo con audiciones, es capital, por ejemplo, saber que el Himno a la Alegría es de Schiller, que la música es de Beethoven, y que su ubicación, su soporte, su nombre grande es la IX Sinfonía. 7. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo que nos rodea. La música es el gran complemento de los sonidos a la creatividad humana, que trata de mejorar el entorno. Como en todo no es aconsejable el exceso, ni de música ni, mucho menos de decibelios. El carácter formativo de la música para la educación, y luego para compañía de la persona, es tenido en cuenta por filósofos grandes y menos grandes. Aunque el ruido tiene su incorporación al arte musical como identificación de objetos y situaciones que pueden rodear y modelar el hecho sonoro, caso de la Música Concreta, o de la Música electroacústica, la contaminación por exceso de ruido e incluso por exceso de música debe ser uno de los límites a señalar y a observar. 8. Competencia en la abstracción numérica y cálculo mental. Aunque la aritmética no es materia evaluable en un seguimiento de estas asignaturas, pueden, no obstante, señalarse aptitudes, sobre todo cuando son notables. Los hechos musicológicos tienen un momento de aparición, desarrollo y decadencia, extinción o durabilidad, por lo que la situación en el tiempo requiere un dominio de precisión en lo que se refiere a años, siglos o períodos histórico-artísticos. No es desdeñable el valor que tiene moverse mentalmente, con perspectiva, en saltos de siglos, milenios o años. A menudo se ven fechas de nacimiento y muerte de personajes y se mantiene, en estas asignaturas, la costumbre hacer calcular mentalmente la edad que alcanzaron dichos personajes. Las respuestas que se obtienen dan para detectar algunas veces problemas en proposiciones sencillas, aptitudes notables y deficiencias llamativas, como pueda serlo el nivel de lectura o de comprensión. 8 Contenidos y objetivos mínimos de 1º Puntillo: Es un punto a continuación de una figura, silencio u otro puntillo, que le añade la mitad de la duración. 9 5. El teclado. El teclado es un mecanismo con el que muchos instrumentos ( piano, clave, acordeón, órgano, etc.) hacen sonar las notas. Básicamente lo forman doce teclas: Por una parte las teclas blancas, que son las siete notas Do Re Mi Fa Sol La Si, Por otra cinco teclas negras que se denominan como la tecla blanca anterior, p.e., Do # (sostenido), o como la tecla blanca posterior Re b (bemol); Re # ó Mi b, etc. Dibujo de un teclado: fase 1ª fase 2ª fase 3ª D# - Rb D R …. R#-Mb M F … S L Si D R M F S L Si CONTROL II en dos partes El sonido y sus cualidades (2) 1. La intensidad o dinámica (del gr. dynamós = potencia ) Es la fuerza con que se emite un sonido: en música se emplea una terminología de procedencia italiana para determinar qué intensidad se requiere en una partitura, empleándose abreviaturas debajo del pentagrama de: piano “p” que significa suave, y forte “f”. Entre ambas dinámicas se encuentra mezzoforte “mf” (medio fuerte), y en los extremos pianíssimo “pp” (muy suave) y fortissimo “ff”. Los cambios graduales de dinámica se expresan a más con crescendo “cresc.” o a menos decrescendo “decr.” En frases musicales más o menos breves se usan los reguladores, que son ángulos que se abren hacia la derecha pidiendo intensidad, o a la inversa. 2. El timbre. El timbre es la cualidad por la que distinguimos, p.e., el sonido de un violín del de un oboe, o el de una voz de otra. Influyen muchos factores que determinan el timbre, siendo los más importantes: En los instrumentos: el material (maderas, metal...) y el sistema de sonido: cuerda, viento, percusión. También influye mucho la calidad de la fabricación y las cualidades del intérprete. El timbre de la voz humana lo determinan el tamaño y la elasticidad de las cuerdas vocales, la cavidad bucal y la resonancia craneal, distintas en cada persona. Distinguir los timbres de los instrumentos en música tiene una gran importancia, porque la inmensa mayoría de la música que se compone es para instrumentos desde 1600 (Barroco). La ciencia llamada Organología, es la que investiga y describe todos los instrumentos*. 3. La melodía y la armonía. La melodía es la parte cantada o cantable de la música. Se define como una sucesión de notas con sentido musical completo, similar a una oración gramatical. Las notas se suceden de dos modos: de grado o de salto: Do-Re es de grado; Do-Mi es de salto. La armonía es el acompañamiento de la melodía. Se hace con sonidos que se escriben debajo de la melodía. La forma de acompañamiento más sencilla es con acordes. * Dentro y fuera de la música, órgano e instrumento vienen a significar lo mismo. 10 Nota: Este ejercicio, con dibujo del teclado por el alumno, puede sustituir el control 1. Acorde: es la ejecución simultánea de varios sonidos; se escriben de forma vertical en el pentagrama y todas sus nota están, o bien en líneas o bien en espacios. En una canción la melodía la hace el cantante, y la armonía la hacen los instrumentos. 4. Intervalos. El intervalo es la diferencia de altura entre dos notas distintas. Los intervalos se determinan numéricamente contando las notas de la escala que las separan, incluyendo las que lo forma. Así, entre Do y Re, hay un intervalo de 2ª, entre Do y Sol de 5ª (Do-Re-Mi-Fa-Sol), etc. Esta numeración es independiente de que las notas tengan alteraciones Los intervalos pueden ser: armónicos si se dan simultáneamente (vertical) y se miden desde abajo. melódicos si se dan de forma sucesiva. Estos últimos pueden ser ascendentes o descendentes: Re-Sol es de 4ª asc.; La-Fa es de 3ª desc. 11 Los intervalos mínimos: el semitono y el tono. El semitono o 2ª m (menor). Es la variación de altura mínima que percibe con claridad el oído humano. En el teclado es la diferencia de sonido entre una tecla y la de al lado, indistintamente blanca o negra, p.e. de Si a Do, ó de Fa# a Sol… 3. El tono o 2ª M (mayor). Tiene dos semitonos (un tono), obteniéndose en el teclado entre dos teclas mediando una, indistintamente blanca o negra, p.e. de Do a RE, de Mi a Fa#. 4. Intervalo de 3ª. El intervalo de 3ª es el más importante en la armonía, porque con ellos se forman los acordes principales o tríadas, de tres notas, situadas todas en líneas (consecutivas) o en espacios. El intervalo de 3ª m tiene tres semitonos, p.e. se Do a Mib o de La a Do El primer intervalo de 3ª de cualquier escala determina directamente la tonalidad M ó m, p.e. en la escala de Do la primera tercera es Do-Mi, que es de 3ª mayor (2 Tonos ó 4 semitonos ) significa que es La Tonalidad de Do mayor; en la escala de Re, la primera tercera es Re-Fa, que es 3ºm (1 Tono y medio ó 3 semitonos), es, por lo tanto la tonalidad de Re menor 5. Escalas y tonalidad La escala. Es una sucesión ascendente o descendente de notas consecutivas. Normalmente la distancia de nota a nota (de grado a grado) es de un tono, excepto en dos ocasiones en que es de semitono; según donde se sitúen estos semitonos la escala sonará de un modo u otro. La escala que mejor conocemos es la llamada mayor u occidental (de Do), que tiene estos semitonos del 3º al 4º grado (Mi-Fa) y del 7º al 8º (Si-Do); en la escala andaluza o flamenca se sitúan los semitonos del 1º al 2º y del 6º al 7º. La escala china, o pentáfona, es de cinco notas coincidiendo con las teclas negras del teclado. La escala exátona, de seis tonos, crea efecto de irrealidad Los grados o notas mas importantes de las escalas son el I ó Tónica, el V ó Dominante y el IV ó Subdominante. Le sigue el III ó Modal, que distingue la escala o el tono mayor del menor. 12 CONTROL 3 INSTRUMENTOS MUSICALES 1 1. Generalidades de los instrumentos. Los instrumentos musicales fueron inventados por los hombres para obtener sonidos más potentes que la voz y comunicarse desde lejos (cuernos, tambores...); luego, apreciaron timbres nuevos y los usaron en rituales y como acompañamiento musical a la voz, que fue el primero de todos los instrumentos. Desde la prehistoria quedaron definidos para siempre los hay tres grupos a los que pertenecen casi todos instrumentos: cuerda (el arco), viento (cuernos, flautas de hueso) y percusión (troncos huecos, con o sin membranas, etc.). Tienen un cuerpo resonante o bien una caja de resonancia amplificadora. 2. Instrumentos de teclado. Introducción Los principales de estos pertenecen a los tres grandes grupos instrumentales: el clave y el piano son de cuerda; el órgano, el armonio y el acordeón son de viento; la celesta es de percusión. El teclado es un mecanismo para hacerlos sonar: en el piano, clave y celesta las teclas son palancas, en los de viento son llaves de paso del aire, que es impulsado a presión por un fuelle. 3. El órgano. Es el mayor y más poderoso de los instrumentos. Los más grandes tienen hasta 20.000 tubos sonoros, la mayoría pequeños, pero los tubos principales llegan a medir hasta diez metros, y sólo se pueden instalar en grandes auditorios o en las altísimas catedrales góticas, como la de Sevilla. Tienen hasta cinco teclados para las manos y uno para los pies, llamado pedalera, que acciona los tubos más grandes y graves. El aire es presionado por enormes fuelles y, cada tecla, lo deja pasar a su tubo. (Audición 2) 4. El armonio y el acordeón. No tienen tubos sino varillas metálicas similares, aunque mayores, a las de una armónica. El armonio tiene los fuelles a los pies del instrumentista y en el acordeón el fuelle es la parte central del instrumento. 5. El clave. También llamado clavecín y clavicémbalo. Era el teclado principal antes de que se popularizara el piano. Una pieza impulsada por cada tecla, llamada martinete, engancha la cuerda con un plectro algo flexible. Su sonido es penetrante, pero de escasa potencia, por lo que perdió interés para los músicos, que buscaba cada vez mayores sonoridades. No obstante quedó como símbolo instrumental del Barroco (1600-1750), tuvo gran importancia en la obra de Bach y Händel. Funcionamiento del martinete 1) Cabeza del apagador 5) Plectro o púa 9) Pulsador 2) Paño del apagador 6) Lengüeta 10) Rotación de la lengüeta 3) Amortiguador 7) Eje de la lengüeta 4) Cuerda individual 8) Resorte de repetición 6. El piano. Su nombre original es pianoforte; cada tecla impulsa un macillo hacia su cuerda, muy tensada, y dependiendo de la fuerza con que se tocan el sonido puede ser suave (piano) o fuerte (forte), de ahí su nombre original. Se inventó a principios del S. XVIII y se impuso cincuenta años después, con Haydn, Mozart y Beethoven, hasta hoy. Audiciones 7. La celesta. 2/2 S XIX Es parecido a un piano vertical (de pared), pero en vez de cuerdas tiene placas metálicas que al ser golpeadas por los macillos producen un sonido cristalino, de magia o fantasía. (El Hada de Azúcar). 13 SEGUNDO TRIMESTRE CONTROL 4 1. La textura musical: La textura musical es la forma en que se combinan habitualmente los sonidos. La palabra textura deriva del verbo tejer, que significa entrelazar. Se usan simultáneamente tantos pentagramas como voces tenga la composición, para mayor claridad, p.e. San ta Ma rí a, Ma ter De i se escribe así y cada voz o cada instrumento, tiene su propio pentagrama Desde la aparición de la polifonía (S X d.C) se distinguieron dos formas básicas de simultanear las voces: la homofonía y el contrapunto, que evolucionaron mucho hasta el Renacimiento (Ss.XV-XVI). 2. Texturas homofónica y contrapuntística. La textura homofónica consiste La textura homofónica en que las voces llevan el mismo ritmo: todas las voces coinciden en figuras y silencios, pero no las notas, que varían la altura de modo diferente. Ver gráfico anterior. Textura contrapuntística En la textura contrapuntística cada voz lleva un discurso de notas y texto (letra) independiente. Las figuras y silencios pueden coincidir o no, siendo de gran dificultad tanto la composición como la interpretación de esta música: Principio del Ave María de T.L. de Victoria Una variedad muy usada es el contrapunto imitativo, en la que las voces repiten una misma melodía a diferentes alturas. Esta técnica fue el origen de la fuga, importante forma musical barroca. 3. Monodia (o melodía) acompañada Desde el Barroco (1600-1750) se impuso hasta hoy, es el acompañamiento de la melodía con acordes, bien a cargo del clave (teclado) o de otros instrumentos. 14 Esta técnica de combinar sonidos se denomina monodia acompañada. La nueva forma de componer se implantó con la invención de la Ópera (“Orfeo” de C. Monteverdi, 1607), con el fin de aislar una sola voz para poder entender bien textos largos. La melodía inspirada y pegadiza determinó desde entonces el éxito de los compositores. Apenas hay melodías conocidas anteriores al Barroco. 4. La voz humana. (Las tesituras. El coro). La voz humana se comporta, a la vez, como instrumento de viento y de cuerda (frotada), haciendo el aire las funciones de arco que frota y hace vibrar –a voluntad-, las cuerdas vocales cuando es expulsado de los pulmones. Las cuerdas vocales y su entorno tienen mayor tamaño en los hombres que en las mujeres y los niños, de aquí que aquellos tengan la voz más grave. La frecuencia de la voz en éstos oscila entre 90 y 530 ciclos (Vbr./seg.); en las mujeres entre 170 y 1000 ciclos, llegando los niños a 1300. frecuencia media 5. Tesitura y coro. Tesitura es la altura de una voz. En la música vocal se distinguen básicamente cuatro tesituras en las que se agrupan los cantantes de un coro: SOPRANO voces agudas femeninas e infantiles CONTRALTO voces graves femeninas e infantiles TENOR voces agudas masculinas BAJO voces graves masculinas Existen dos tesituras intermedias: mezzosoprano, entre soprano y contralto y barítono, entre tenor y bajo, pero son de carácter solístico, no coral, propia de cantantes de ópera. Un coro para ser considerado como tal debe contar, al menos, con tres cantantes en cada grupo. Con sólo dos por grupo se denomina doble cuarteto (de voces). CONTROL V Formas musicales vocales profanas: canción, madrigal y ópera; y religiosas: motete y Misa Polifónica Las formas musicales son unos determinados perfiles de las músicas que se componen, y que permiten su clasificación e identificación. 1. La canción. Significa acción de cantar. Es la forma más difundida y antigua de música vocal. Normalmente se trata de entonar tiene un texto profano versificado, acompañado generalmente de uno o varios instrumentos. Las primeras que se conservan son las compuestas por los trovadores (Ss. XII-XII). 2. El madrigal. Es como una canción polifónica a cuatro o cinco voces, de origen medieval, pero su época de esplendor fue en Italia, durante el Renacimiento ( ). El texto solía escogerse de la obra de un gran poeta, como Dante o Petrarca. Sus compositores más ilustres fueron G. Palestrina, C. Gesualdo y C. Monteverdi. 15 3. La ópera. Es como una obra de teatro cantada, que emplea cantantes/actores, coro, orquesta, decorados, etc. Debe considerarse la primera ópera Orfeo, de Claudio Monteverdi, y los más grandes compositores de óperas fueron Mozart, Verdi y Wagner. 4. El motete. Es una obra polifónica con texto religioso no litúrgico, que el compositor escoge libremente de las Sagradas Escrituras. El motete tanto como la misa, se desarrollan en el Gótico y alcanzan el esplendor en el Renacimiento SXVI Palestrina compuso 373 motetes, C. de Morales (Se.) 80. 5. La misa polifónica. Consiste en poner música a los rezos obligados de la misa: Kyrie eleison (Señor ten piedad), Gloria, Credo, etc, todo en latín. En realidad son como cinco o seis motetes litúrgicos, que tienen el mismo tema musical de entrada y diferente desarrollo. Su apogeo se dio en el Renacimiento. La primera que se conserva fue la Messe de Notre Dame, de Guillaume de Machaut, en el S. XIV. componer misas fue tan importante para los compositores de esa época como las sinfonías para Mozart o Beethoven. G. Palestrina (Ren.) compuso 104, pero lo normal eran dos o tres docenas. Kyrie eleison, Misa de Notre Dame. Catedral de N. Dame (S. XII-XIII), París 16 TERCER TRIMESTRE CONTROL VII INSTRUMENTOS DE CUERDA 1. Los instrumentos de cuerda. Fundamento. Se fundamentan en la vibración de una o más cuerdas tensadas. Las diferentes notas dependen de la longitud de la cuerda principalmente, aunque también de la tensión y del grosor de la misma. La longitud de la cuerda se manipula en el mástil del instrumento (si lo tiene), a cuyos extremos se hallan el clavijero y la caja de resonancia. Si no poseen mástil, como el arpa y la lira, deben tener una cuerda para cada nota Hay tres importantes subgrupos: 2. Cuerda frotada o de arcos. Están concebidos para actuar en grupos. Son esencialmente melódicos (monódicos), aunque puedan dar notas simultáneas. Son la base de todas las orquestas y sus más numerosos componentes. Las cuerdas son frotadas con cerdas tensadas en un arco, produciendo el sonido instrumental más cercano a la voz humana. Lo forman los instrumentos de la familia del violín: violín, viola, violonchelo y contrabajo, ordenados de menor a mayor. Poseen un juego de cuatro cuerdas, aunque los contrabajos de hoy suelen tener cinco. 3. Formaciones de cámara (Música de Cámara) Cámara significa aquí habitación, espacio suficiente para que pueda actuar un grupo reducido de instrumentos. Empezó siendo una distracción para amigos músicos y se convirtió en género musical del nivel más elevado. El cuarteto de cuerda: lo forman dos violines, viola y vchelo. es la referencia capital Las primeras composiciones importantes de cámara surgen en el Barroco (1600-1750), erigiéndose el clave y el violín como principales instrumentos en las llamadas sonatas dúos, si se añadía un violonchelo, sonatas tríos. Así, desde pronto, las obras de cámara se denominaron según el número de componentes: dúos, tríos, cuartetos… hasta nonetos. Son importantes los grupos que incluyen el piano. 4. Cuerda pulsada con mástil. Son instrumentos solistas, pues tienen buena capacidad armónica (sonidos simultáneos). Suelen tener seis o más cuerdas que se manipulan con ambas manos: con la mano izquierda se preparan las notas en los trastes del mástil y la derecha las hace sonar. Los más populares son: la guitarra y la vihuela (guitarra antigua) en España, el laúd y la mandolina (Europa); la balalaika (Rusia) y el banjo (USA). De todos estos instrumentos el más popular, ágil y completo es la guitarra, que además de ser el alma de la música española, ha tenido más éxito que ningún otro instrumento en la música moderna, tanto en su versión acústica (guit. normal), como en la eléctrica. Durante el Renacimiento (SS. XV y XVI) y el Barroco (1600-1750), en España se compuso muchísima y muy buena música para vihuela, mientras que en el resto de Europa sus competidores eran el laúd y la mandolina 5. Cuerda pulsada sin mástil. Necesitan amplios juegos de cuerdas, especialmente el arpa, que es el más importante de estos instrumentos, pues tanto la lira como el salterio, son instrumentos muy antiguos y hoy sin utilidad. 6. El arpa es el único instrumento de cuerda pulsada que interviene en la orquesta, aunque no tiene mucha potencia si posee larga sonoridad, debida a su gran caja de resonancia. CONTROL VIII INSTRUMENTOS DE VIENTO Y DE PERCUSIÓN 1. Instrumentos de viento: fundamentos. Se basan en la buena acústica del tubo sonoro, que es el cuerpo del instrumento y a la vez su caja de resonancia. La vibración se produce en la embocadura del instrumento (flauta), en lengüetas de caña (oboe), o en los labios presionados del instrumentista (trompeta). Las notas se obtienen manipulando la longitud de la columna de aire que circula por el tubo. Hay dos importantes subgrupos: viento madera y viento metal. 17 2. Viento madera. Flauta, oboe, clarinete y fagot. Son rectilíneos y tienen un buen número de orificios a lo largo del tubo: la nota más aguda se obtiene liberando el primer orificio, la más grave cerrándolos todo. Tienen un sistema de llaves para accionar los orificios más lejanos a los dedos. Los principales se ordenan de la siguiente manera: - Flauta travesera y flautín. Hoy se fabrican casi siempre de metal inoxidable, muchas son de plata, algunas pocas de oro, e incluso existe una de platino. El flautín es el más agudo de los instrumentos. - De lengüeta doble: oboe y fagot, y sus complementarios graves respectivos: corno inglés y Contrafagot fagot. - De lengüeta simple: clarinete, su complementario el clarinete bajo, y los saxofones. El saxofón tiene forma de “S” y no es instrumento de viento madera propiamente, pues aunque tienen orificios y lengüeta son fabricados en metal y suenan entre madera y metal. La flauta de Pan es un grupo de cañas huecas alineadas, de diferente tamaño, cada una con una nota. El órgano de tubos es una gigantesca flauta de Pan mecanizada. 3. Viento metal: Trompa, trompeta, trombón y tuba. Presentan forma enroscada, debido a la gran longitud que poseen. Tienen una embocadura o boquilla en donde se introducen los labios presionados, que se hacen vibrar al soplar. Son instrumentos de gran potencia y varían la longitud de la columna de aire interior accionando pistones o válvulas para conducir el aire por segmentos de tubo alternativos. Los más importantes son: trompa (válvulas), trompeta (pistones), trombón (vara) y tuba (pistones). 4. Instrumentos de percusión. Percutir significa golpear. Los instrumentos de percusión son el conjunto más variado y numeroso de toda la organología. Básicamente se dividen en dos grandes grupos: membranófonos o de membrana, e idiófonos, esto es, que vibra el instrumento entero. Entre los de membrana distinguimos los afinados, como los timbales, y los de sonido indeterminado, como la caja y el bombo. Se golpean con distintos tipos de baquetas (palos). Entre los idiófonos debemos destacar por su uso frecuente en la orquesta, el triángulo, los platillos, el gong y las campanas (tubos metálicos grandes y resonantes) . Además figuran los impropiamente llamados xilófonos: xilófono (de madera), vibráfono (idem con tubos resonantes) y glockenspiel (de metal); y panderetas, maracas, etc. 18 CONTROL IX 1. La orquesta. Es una agrupación musical de numerosos instrumentos que tocan de forma coordinada. Los instrumentos se disponen en la partitura ocupando el pentagrama superior el más agudo, luego aparecen los de registros medios y, en el último, el instrumento más grave. Si es partitura orquestal se sitúan de arriba abajo: viento madera, viento metal, percusión, voces (si las hay) y cuerda (arcos). Y se disponen en el orden estudiado. En el escenario donde van a actuar, la disposición de los grupos instrumentales depende del Director, pero normalmente se disponen en semicírculo, quedando a la izquierda del Director los violines en dos grupos, violas por delante y violonchelos y contrabajos a la derecha. Detrás de las violas los vientos y, más alejados aun, la percusión. 2. La orquesta de cuerda barroca. Como la conocemos ahora, la orquesta tuvo su origen en la época denominada Barroco (1600-1750), asentando para siempre las cinco secciones de cuerda (arcos) que sólo variará multiplicando sus componentes en el futuro. Su plantilla es la siguiente Violines I 5 Violines II 4 Esta es la orquesta empleada por todos los compositores barrocos (Vivaldi, Violas 3 Bach, Händel...) Violonchelos 3 Contrabajo. Clave 3. Orquesta Clásica (1750-1827) Fue la empleada por Haydn, Mozart y Beethoven para sinfonías, oberturas y conciertos con solista. Su plantilla establece un plantel donde ya no faltarán los vientos y la percusión: Cuerda Vs. I Vs. II Vlas. Vchs. Cbs. 12 10 8 6 4 Vtº. Madera Flautas Oboes Clarinetes Fagots 2 2 2 2 Vtº. Metal Trompas 2 Trompetas 2 Percusión Timbales 2 en las T y D. La ampliación en el número de componentes de esta orquesta, durante el Romanticismo (S XIX), dio como resultado las orquestas sinfónicas o filarmónicas actuales, que la forman más de cien músicos. Desde Beethoven en adelante son las orquestas para las que escribieron los grandes compositores; también son las que interpretan las bandas sonoras de las mejores películas. 5. Orquesta Sinfónica (1830 hasta hoy). Fue una evolución y crecimiento de la anterior. Se denominó sinfónica porque tiene el instrumental requerido por los grandes compositores de sinfonías de oberturas y conciertos, como Brahms, Bruckner o Tchaikovsky (2/2 S. XIX). Cuerda Vtº. Madera Vtº. Metal Percusión Vs. I Vs. II Vlas. Vchs. Cbs. 16 14 12 10 8 Flautas 2 Oboes 2 Clarinetes 2 Fagots 2 Contrafagot Trompas 4 Trompetas 3 Trombones 3 Tuba Timbales 3 en las T, D y S. 19 6. Orquesta Filarmónica (1830 Hasta hoy) En las producciones operísticas, cada vez mayores y más ruidosas (Wagner o Verdi), se necesitaba mucha potencia sonora. Se ampliaron notablemente, sobre la O. Sinfónica, las secciones de viento y percusión. A la cuerda se le ñadirían una o dos arpas Cuerda Vs. I Vs. II Vlas. Vchs. Cbs. Arpas 16 14 12 10 8 2 Vtº. Madera Vtº. Metal Flautas 4 ( 3 + flautín) Trompas 4-8 Oboes 4 (3 + C. inglés) Trompetas 3 -6 Clarinetes 4 (3 + Cl bajo) Trombones 3-6 Fagots 4 (3 + C.fagot ) Tuba Percusión - Timbales 3 en las T, D y S. - Bombo, platillos triángulo, pandereta, Glockenspiel, gong. Esta plantilla pasó también a las salas de conciertos para interpretar los Poemas Sinfónicos de Liszt, de R Strauss y de la música descriptiva en general (Scheherazade). Actualmente las orquestas sinfónicas y filarmónicas no se diferencian más que en el nombre. Banda de música. Son agrupaciones musicales móviles que se componen exclusivamente de instrumentos de viento y de percusión. Su origen es remoto y asociado a los ejércitos, donde se necesitaba un sonoro grupo de tambores para marcar el paso organizado de las tropas, así como potentes trompetas y cuernos para ordenar movimientos con sencillos toques. En el S XIX alternaban estas funciones con otras de entretenimiento y embellecimiento de celebraciones y actos oficiales, aumentando y variando el número de instrumentos; fueron apareciendo agrupaciones de este tipo sin vinculación al mundo militar para acompañar procesiones y para actos musicales supliendo las dificultades y carestía de las orquestas. En Sevilla son notables la Banda Municipal, la del Regimiento de infantería Guzmán el Bueno, más conocida como Soria 9 y la Banda del Maestro Tejera, así como las de localidades como Salteras, Utrera, etc., habiéndose compuesto muchas obras maestras inspiradas en numerosas y veneradas imágenes de cofradías sevillanas, como Amargura, Jesús de las penas o Virgen del Valle. 20 Análisis pormenorizado de la audición 1 del CD nº 2 del primer curso 21 CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º de la ESO REPASO PRELIMINAR Puntillo: Es un punto a continuación de una figura, silencio u otro puntillo, que le añade la mitad de la duración. 22 CONTROL I 1. EL CANTO GREGORIANO Es la manifestación musical propia del Románico. Es música religiosa monódica, cantada al unísono y a capella por la congregación de monjes o monjas, a los que se pueden sumar los feligreses. Procede de los cánticos sinagogales judíos. Características del Canto Gregoriano 1. El texto cantado, en latín, se extrae la Biblia, destacando las colecciones de Himnos, Salmos, y Misas. 2. Hay una pausa al final de cada frase, en la que se aprecian los ecos característicos del templo románico y del Canto Gregoriano. 4. El ritmo es libre: a desigual longitud de las frases hace imposibles los ritmos habituales (bin. o tern.) 3. Se escribe en tetragramas y con notación cuadrada. 4. Según la relación nota-sílaba se distinguen varios estilos: - Silábico: una nota por sílaba, propio de textos muy trascendentes. - Neumático: dos, tres o cuatro notas por sílaba. LA MÚSICA PROFANA: 2. LOS TROVADORES Eran poetas músicos que amenizaban las reuniones cortesanas en los castillos. Cantaban en lengua normal, por lo que sus canciones se popularizaron y fueron difundidas por ellos mismos y por los juglares, portadores de pequeños espectáculos ambulantes (payasos, títeres, etc. y música). Al regreso de las Cruzadas, muchos nobles de todos los rangos, enriquecidos o no, tenían muchas hazañas y sentimientos que contar tras largas y lejanas ausencias. Esto motivó el auge de la vida cortesana, donde los trovadores versificaban y cantaban las hazañas de guerra y las historias de amor, propias o de sus señores, cuya música fue transcrita a notación por monjes. 3. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA TROVADORESCA. A diferencia del Canto Gregoriano esta música si tiene ritmo, principalmente ternario. Solían acompañarse de instrumentos como laúdes, pero con arpegios a la entrada y al final de cada verso (recitativo). Según la zona y la lengua que usan se distinguían propiamente los trovadores, que cantaban en langue d´Oc, aquitano o provenzal (SO. de Fr.); los troveros en langue d´Oïl (N. de Fr.); y los minnesänger, que empleaban el alemán. Muchos fueron nobles, como Guillermo IX, Duque de Aquitania, y su bisnieto, Ricardo Corazón de León. Otros como Marcabrú, Bernart de Ventadorm y Adam de la Halle eran poetas protegidos de sus cortes. 4. LAS CANTIGAS En España se desarrollan composiciones similares conocidas como Cantigas, pero con poca presencia de hechos de armas. Su mayor importancia se debe a la colección compilada de Alfonso X El Sabio, (1226-84) Cantigas de Santa María, con cuatrocientas diecisiete composiciones Martín de Códax, llamado el Juglar de Vigo, dejó una valiosa colección, las Cantigas de Amigo. 5 LOS GOLIARDOS (Canción en latín) Fueron estudiantes de todas partes de Europa que se desplazaban a los monasterios más prestigiosos de Europa, para completar sus estudios, antes de la creación de las universidades* en los Siglos XII y XIII. Pero los libros estaban en latín y esa era la lengua en que se entendían, y en las que escribieron numerosas canciones en latín recogidas en dos importantes colecciones: Carmina burana (canciones profanas) y Catuli carmina (canciones de Catulo). Su temática, con frecuencia irreverente y atrevida, se refiere a la trilogía de la diversión juvenil de siempre: las mujeres, el vino y la sátira. 23 CONTROL II EL GÓTICO (SS. XIII-XIV) Es el período artístico y creativo más genuinamente medieval, sin reminiscencias clásicas. Está definido en arquitectura por el arco ojival o apuntado, arbotantes, enormes vidrieras que sustituyen a los muros y alturas extraordinarias. Aunque afectó a la construcción de castillos y puentes, son las catedrales el testimonio más espectacular de este arte, que necesitó de tantos y tan variados artesanos –herreros, leñadores, carpinteros, cristaleros, canteros, arrieros…-, que impulsaron el desarrollo de las ciudades. 1. LA POLIFONÍA de poli = varias, y phonos = voces. Aunque su aparición es muy temprana (S.X), no tiene gran importancia hasta finales del S. XII La polifonía es el fenómeno musical más importante de la Historia por dos razones. 1. El descubrimiento y desarrollo de las leyes de la armonía, esto es, la conjunción y encadenamiento de sonidos simultáneos. 2. Obligó a la creación de un sistema de escritura musical, dado que la música polifónica no se memoriza fácilmente y los cantantes necesitan una guía escrita. 2. ARS ANTIQUA. Incluye los primeros cantos polifónicos. La base era un canto gregoriano o llano, al que se añadían segundas voces con las siguientes fórmulas desarrolladas en la Escuela de Notre Dame de París. Organum primitivo o paralelo. Las primeras polifonías se llamaban organum y discantus Consiste en añadir a una melodía gregoriana denominada vox principalis, otra paralela a distancia tonal de 4ª ó 5ª, denominada vox organalis. Kyrie XI -Ky ri e - e - - - le i son iij Chri - ste - - - - - - - - - - le i son Organum libre o melismático. Tiene la vox principalis muy melismática, y la vox organalis llamativamente lenta y estática. A esta forma pertenecen las obras más importantes son de Leonin y Perotin, en los que intercalan el canto llano completo entre los momentos polifónicos, conociéndose esta práctica como Organum de Notre Dame. Aleluya, de Leonin Discantus. Es el gran salto cualitativo de la polifonía. Consiste en que la vox organalis discurre por movimiento contrario: si una voz sube la otra baja y viceversa. A cada nota o punctus, se le opone otra o contrapunctus (contrapunto es casi sinónimo de polifonía). Es la base del conductus, que al aplicársele una tercera voz, derivó en el motete. I sa - i -as ce –ci nit, sy - na -go -ga me -mi -nit Jes - se ra -dix e -xe -ret , vir- gam vir -ga pro –fe –ret Conductus Isaías cecinit, de Perotin. 24 3. ARS NOVA Es el título de un tratado de música aparecido en de 1320, de Philippe de Vitry, que supone el comienzo de la música polifónica profana, de más vivacidad, que introdujo figuras más breves en la escritura musical. Guillaume de Machaut 1300-72 El mejor poeta francés según Petrarca, además de clérigo, es el mayor compositor de la Edad Media. Compuso canciones monódicas-, baladas y rondós polifónicos en el campo profano. En el religioso dejo compuesto numerosos motetes y la primera misa polifónica completa conservada, la Messe de Notre Dame. El Motete Deriva del conductus de Perotin. Inicialmente fue de texto profano y político, con alusiones a personajes y hechos del S. XIII parisino (Vitry y Machaut), pero con el tiempo sería exclusivamente religioso, definiéndose como es una obra polifónica religiosa, con texto sacro no litúrgico, con una duración de entre tres y seis minutos. 4. La Misa Es la forma musical más importante de la Edad Media y del Renacimiento, similar en importancia a la Sinfonía para Haydn, Mozart y Beethoven. Consiste en poner música a las partes el Ordinario de la Misa o misa normal. Pero cuando la misa tiene una dedicación – Misa de Navidad, Resurrección, Difuntos, etc.-, también se musicalizan las partes del llamado Propio de la Misa, intercaladas en el Ordinario. Las primeras son las más comunes y abundantes: Partes del Ordinario de la Misa Partes del Propio de la Misa Kyrie Eleison (Señor ten piedad) Introitus Gloria Sequentia Credo Gradual Sanctus/Benedictus (Consagración) Offertorio Agnus Dei (Cordero de Dios) Communio Ite, missa est (despedida) 25 CONTROL III LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO, ( renacer de la cultura clásica grecorromana). 1. LA ESCUELA FRANCOFLEMENCA En música no hubo un renacimiento propiamente dicho, pues no había ningún ejemplo musical de la época clásica. Se siguió perfeccionando los logros de la polifonía gótica, principalmente con misas y motetes, desde los tiempos de Perotin y Machaut (Notre Dame). El S. XV lo jalonan compositores como el inglés J. Dunstable (1385-1453), afincado en Borgoña, G. Dufay (1400-74) y Josquin Desprez (1440-1521).. Fue celebrado por todos lo músicos del Renacimiento como el más grande. Todos compusieron numerosas misas, motetes y canciones polifónicas. 2. ITALIA destacaron Palestrina y Monteverdi Aquellos fueron llamados a Italia, donde trabajaron en las cortes de Mantua, Florencia, Ferrara y en la Capilla Papal de Roma. El arte franco-flamenco de Josquin, y Orlando di Lasso fue asimilado y culminado por maestros italianos como G. Palestrina con 103 misas y 330 motetes y C. Monteverdi, ya con estilo propio italiano. EL MADRIGAL El madrigal era una canción polifónica del Renacimiento. No alcanza gran categoría hasta la llegada de maestros flamencos como C. de Rore o J. Arcadelt en ½ S XVI. El madrigal renacentista exige cantores instruidos; se compone sobre sonetos de grandes poetas como Dante y Petrarca,. El Amor y la Naturaleza eran los contenidos principales. Los maestros italianos siguieron la senda flamenca, otra vez, y dejaron los mejores madrigales L. Marenzio y Gesualdo da Venosa. Culminó le época C. Monteverdi (1567-1643) . Todos publicaron diversos libros de madrigales, entre los que destaca el quinto de Monteverdi, que es plenamente barroco, al incluir la parte del bajo continuo. 3. ESPAÑA La Música Religiosa fue la mejor de España La corte española también importó artistas y músicos flamencos desde los RR.CC. Las catedrales serían hasta el S. XVIII los centros de formación musical en España. La música religiosa dio los mejores compositores a España, como C. de Morales (1500-53), con 22 Misas, ochenta Motetes y T.L. de Victoria (1548-1611), además de veinte Misas dejó la mejor Misa de Difuntos hasta el Réquiem de Mozart.; es el mayor compositor español. La Música profana en España se hizo con EL VILLANCICO Y EL ROMANCE En España la música profana era de fuerte arraigo popular. El villancico era una forma popular sin vinculación específica con la Navidad, que alterna un estribillo, la letra y música que se repetía, con las coplas o estrofas de contraste. El compositor más destacado de estas formas fue Juan del Enzina (1468-1519). El romance tiene un contenido poético mayor, pues era una adaptación polifónica de los antiguos romances españoles, que narraban gestas amorosas de caballeros medievales. 4. LA MÚSICA INSTRUMENTAL DEL RENACIMIENTO Los instrumentos participaban en obras polifónica sustituyendo o doblando voces y en la música de danza. Tuvo un despegue considerable en instrumentos polifónicos, especialmente el órgano, el laúd y la vihuela. En el primero destacó eminentemente el organista español Antonio de Cabezón (1510-66), burgalés y ciego de nacimiento, que fue reconocido en toda Europa acompañando al séquito de Felipe II. Inventó la forma Variaciones, que él llamaba diferencias, que consistía en presentar repetidas veces un tema con modificaciones armónicas, rítmicas o melódicas. Esta forma fue muy útil en el futuro (Bach, Mozart, Beethoven o Brahms). En Italia Fueron Andrea y Giovanni Gabrieli quienes dejaron abundante producción para órgano. En Inglaterra destacó la música para virginal, especie de clavecín pequeño. La vihuela tenía el aspecto parecido a una guitarra, pero de un sonido más cercano al laúd, preferido en Europa, con timbres próximos al arpa. Los compositores como Luís de Mylan y Alonso de Mudarra, dejaron composiciones de gran altura que atrajo tanto a las clases cultas como a las populares. 26 SEGUNDO TRIMESTRE CONTROL IV A. MÚSICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 1. GRABACIONES MUSICALES: Entendemos como grabaciones el almacenamiento de sonidos por medios mecánicos que pueden volver a reproducirlos. La partitura sólo cumple función de almacenamiento. El invento del fonógrafo en l878 (como el de la luz eléctrica pocos años después) se debió al norteamericano T.A. Edison; diez años más tarde E. Berliner inventó el gramófono, el primer tocadiscos. Los primeros discos fueron de pizarra, luego de vinilo. Necesitaban una punta fina de diamante para leer el surco (línea o grama) del disco. Hacia 1930 en estudios radiofónicos de Centro Europa, se inventa la Cinta magnetofónica, que permitía poder borrar lo grabado y acoplarse a la cinta cinematográfica, pasando el cine mudo a la historia. En los años 60 Philips inventó el radio- cassette que funcionaba a pilas. En los años cincuenta del S.XX se inventó el sistema estéreo, con el que se alcanzó un nivel de calidad casi insuperable en condiciones óptimas de reproducción. La tecnología láser permitió sustituir la aguja de diamante, (que no podía evitar la suciedad del surco o chocar con los arañazos del disco, reproduciéndolos a modo de ruidos y chisporroteo), por un rayo lector luminoso que atraviesa la placa de plástico que protege la grabación. Hablamos del soporte sonoro CD (compact disc), comercializado desde 1980, un siglo después de las primeras grabaciones. 2. LA RADIO. En 1888 el físico alemán H. hertz descubría lo que serían llamadas después ondas radiofónicas. Pero es el italiano G. Marconi quien debe ser considerado el inventor de la radio seis años más tarde. En la década de 1920 empezaron a emitir las primeras emisoras de radiodifusión. El aparato radioreceptor, la radio a secas, resultó desde el principio mucho más barato que el gramófono. La radiodifusión (la Radio) fue el mayor invento para poner la música al alcance de casi todos. Ya no era necesario desplazarse a las salas de conciertos, a menudo en ciudades distantes, para oír una buena orquesta o a un gran intérprete. Todo tipo de música se vio beneficiada porque, como en la ópera y en el cine, la música es como el alma de la radio. Podemos encontrar emisoras especializadas en muchos tipos de música, especialmente moderna, como 40 principales o Cadena Cien, pero también hay emisoras en las que abunda el flamenco, canciones para los más mayores, etc. En España hay una cadena de RNE dedicada a la música clásica: Radio Clásica (antes Radio 2) en 93.7 FM. 3. LA TELEVISIÓN Las primeras emisiones de televisión comenzaron en Berlín a principios de la década de 1930, siendo los Juegos olímpicos de esa ciudad, en 1934, los primeros que se televisaron Pero al revés que la radio, no se popularizó hasta pasados muchos años, concretamente en los años sesenta aquí, en España. En lo que a la música se refiere no fue un gran avance, de manera que no es un competidor de la radio. Para lo que sí sirvió fue para promocionar la imagen de los cantantes, difundir tanto sus video-clips como sus excentricidades y hacer vivir del cuento a tantos que ya ni cantan ni nada. El nivel de calidad de los programas de televisión es tan penoso que, músicos y cantantes de gran nivel, empiezan a no querer aparecer en televisión, por no desprestigiarse. En lo que a música clásica se refiere, se pueden ver conciertos retransmitidos en diferido por La 2 de TVE los sábados o domingos a las ocho o las nueve de la mañana... Actualmente en el canal TDT VEO se emiten grabaciones de conciertos clásicos y de óperas los sábados y domingos, respectivamente, desde las 13.h. 27 4. EL CINE. Es un invento en el que participan Edison (la cámara de cine) y los hermanos Lumière (el proyector). Posiblemente la mejor música que se crea y se oye hoy en día es la música de cine. Durante el primer cuarto del S.XX, las películas eran mudas. En las salas de proyección se amenizaban con la ayuda de un pianista o un grupo reducido de músicos, que tocaba en directo atentos a las secuencias. Con la película El cantante de jazz, en 1927, nace el cine sonoro. Pronto se vio que se necesitaban fondos musicales de calidad, recurriéndose al principio a páginas escogidas del repertorio clásico. Pero, como en las óperas de los grandes románticos, como Wagner, Verdi o Puccini, se vio pronto la necesidad de una música inspirada por el propio guión, por sus personajes y sus escenas. Los directores de cine recurrieron a compositores vivos y famosos, como Prokofiev o Honneger para encargarle trabajos específicos. Pero el cine necesitaba de nuevos artistas y fue surgiendo la figura del compositor de bandas sonoras (música de cine). Se denomina banda sonora a uno de los dos extremos del celuloide (lo película) que llevan grabados sonidos (en cinta magnetofónica), con la música y los efectos sonoros. En la otra banda se graba la voz, y puede borrarse para introducir los doblajes. 5. GRANDES COMPOSITORES DE CINE. Los compositores de bandas sonoras son estrechos colaboradores de los directores: como los realizadores, cámaras y actores, recibe una copia del guión e instrucciones para la música que se requiere. La banda sonora premiada con algún oscar en Hollywood, Berlín o Cannes, es un aval importante para la promoción de las películas. Los autores más reconocidos deben la fama a su talento y a haber participado en grandes películas, como por ejemplo: Max Steiner en Lo que el viento se llevó o Casablanca; Henry Mancini en Desayuno con diamantes y La pantera rosa; Ennio Morricone en La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo y La misión. El más importante es J. Williams, autor de Parque Jurásico y de Indiana Johnes 28 CONTROL V EL JAZZ Y SU EVOLUCIÓN: ORÍGENES, PRINCIPALES ESTILOS EL JAZZ, INTRODUCCIÓN: Es una música que se inventa en los Estados Unidos. Los compositores más importantes fueron: Louis Armstrong y Glenn Miller Al finalizar la guerra de Secesión (separación) norteamericana (1861-65) entre los estados del norte y del sur (esclavistas), muchos negros liberados, que habían tocado en las bandas militares,. disueltas del ejército vencido, inventaron el Jazz. Ensayaron toques de marchas con los ritmos de las canciones de trabajo, work-songs, que tenían una acentuación musical inversa a toda la música occidental. 2. LOS WORK-SONGS, O CANCIONES DE TRABAJO Eran canciones adaptadas al trabajo de la siembra y la siega, con un tiempo de compás largo y arriba (levantamiento de la hoz) y otro breve y abajo de corte. Los movimientos tenían más de lateralidad que de verticalidad, estableciendo desde pronto lo que iba a ser la constante de los bailes modernos. 3. EL BLUE. Es un tipo de canción en el que los esclavos negros expresaban, en la intimidad, el lamento de su condición, pero también la resignación cristiana y un punto de esperanza. Cuando se acompañó de instrumentos que además potenciaban sus ritmos, iba a convertirse en la base de la música moderna: el rhithm and blues. 4. EL RAGTIME. Es una de las modalidades más antiguas y notables. Se manifiesta en piezas para piano con ritmos acusados y sorpresivos. Literalmente significa ritmo (o tiempo) despedazado. Su mayor exponente fue Scott Joplin (1868-1917), autor de títulos tan exitosos como The enterteiner y Maple leaf ragtime. 5. NUEVA ORLEANS Y CHICAGO (AÑOS 20). En Nueva Orleans se empezó a difundir esta música ante el público, creándose allí las Big Band Jazz, orquestas formadas de viento y percusión, a las que se añadió pronto el piano. La primera fue la Diexiland Jazz Band, con clarinete, trompeta, trombón, batería (creación de ellos) y piano. Buscando mejor fortuna en ciudades más ricas, los músicos de jazz remontaron el Mississipi y triunfaron en Chicago, donde se consagraron nombres tan importantes como la propia Diexilan, “King” Oliver y Louis Armstrong (cantante y trompetista). 29 CONTROL VI 6. EL SWING (AÑOS 30 Y 40). El éxito del jazz atrajo al público con el swing, cuyo significado –balanceo-, con un baile libre, de movimientos laterales, que enganchó a la juventud hasta hoy. Sin duda los más importantes músicos de swing fueron Glenn Miller y Benny Goodman. Otros nombres importantes fueron el pianista Duke Ellintong, el jazzista más puro, y George Gershwin, que adaptó el jazz a formas clásicas: rapsodias, concierto, ópera, etc. 7. EL ROCK & ROLL (AÑOS 50). Mientras el público del swing se hacía viejo, en los años cincuenta surge un fenómeno nuevo, el R.& R., vocablo que empleó el locutor Alan Freed, de Cleveland (USA), para denominar los ritmos marcados que aparecían en aquella época. La primera canción que inicia este estilo fue Rock around the clock, de Bill Haley and His Comet. Los primeros triunfadores del R.& R. Fueron Chuck Berry y, sobre todo, Elvis Presley (1935-77) que con canciones de gran calidad y un baile provocativo en el escenario, disparó el fenómeno fans. Las/os fans de Elvis le doraron como a un dios. Protagonizó muchas películas de temática juvenil. 8. EL POP ROCK. (AÑOS 60). En esta década grupos ingleses se van a alzar a la cabeza de la música moderna, con un conjunto único, The Beatles, que moderaron los ritmos frenéticos y crearon canciones fáciles y pegadizas y buenos arreglos musicales. Desde 1965 a 1970, año en el que se disolvieron, no dejaron de tener varios títulos a la cabeza de las super ventas, hicieron las canciones Help!,y Yesterday, Hey Jude o Let it be. Sus componentes: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Star , sobre todo el primero, hicieron por su cuenta algunas muy buenas canciones. El grupo gran grupo competidor de ellos fue The Rolling Stones, que con su líder Mick Jagger, aún llenan estadios cuando no suspenden la actuación. Su canción I can´t get no satisfaction, les lanzó a un lugar de privilegio. 30 TERCER TRIMESTRE CONTROL VII EL BARROCO 1600-1750 (+ J.S. Bach) Como gótico y medieval, barroco fue otro adjetivo despectivo en principio. Fue otra época gloriosa de la Historia del Arte. Pero a diferencia del Renacimiento, esos años estuvieron marcados por guerras que desangraban Europa, los artistas no tuvieron tanta y tan buena acogida y reflejaron las tensiones de una sociedad exuberante y grandiosa en la Corte, pero doliente y miserable en los ámbitos urbanos. El arte sigue teniendo base clásica, pero sus figuras no representan sosiego, sino acción, movimientos y difíciles equilibrios. La arquitectura quiebra las líneas con entrantes y salientes, se parten los frontones, se retuercen las columnas (salomónicas) y se incrustan relieves que mezclan lo lo lineal y geométrico con figuras en movimiento. El movimiento es la característica más sobresaliente en el arte y en la música, cuyo sostén y motor será el bajo continuo (b.c.) 1. CARACTERÍSTICAS DEL BARROCO MUSICAL - Se impone la música TONAL (con base en las T. D. y S.) sobre la música modal, con los tonos M. y m. Equilibrio entre la producción musical religiosa y la profana, y entre la música vocal y la instrumental EL BAJO CONTINUO –clave u órgano más cuerda grave*- es la característica principal del Barroco, imponiendo un ritmo mecánico y evitando el estilo “a capella”. El instrumento más representativo es el clavecín y la orquesta más definida es la de cuerda (o de arcos): 5V-I, 4VII, 3 Vlas, más el bajo continuo: 3 Vchs. , Cbjo. y Clave. La música vocal es narrativa y de larga duración: la Ópera, el Oratorio y la Cantata. En la música. instrumental se desarrollan la Sonata, la Suite y el Concierto. MUSICA VOCAL 2. Nuevas formas de cantar. Tanto la música religiosa como la profana eran narrativas, se preferían largas historias a poemas breves. Las voces solistas cantaban fundamentalmente de dos modos: - Recitativo, o manera de cantar hablando, silábico y con acompañamiento de b.c., para avanzar en la acción o narración, que se detiene mucho con los números musicales más elaborados: - Aria, o canción con acompañada de orquesta, parte musical más importante. - Arioso a medio camino entre recitativo y aria, menos trascendente. - El coro, que será la voz de la gente congregada. 3. LA ÓPERA. Es una obra de teatro cantada, a la manera de cómo se imaginaban el teatro griego. Consta de: obertura, pieza orquestal de inicio, actores cantantes, coro y decorados. Pronto se definieron dos tipos de óperas: La Ópera Seria, que trata de seres mitológicos o históricos relacionados con el pasado clásico. La primera de estas óperas y modelo de las posteriores fue Orfeo, de Monteverdi. Las mejores fueron las de G. F. Händel: Julio César, Agripina y Jerjes. Otros Compositores grandes fueron A. Scarlatti (I), H. Purcell(G.B.) y G. B. Lully (F). La Ópera Bufa, o cómica, cuyos personajes son extraídos de la vida cotidiana urbana y popular. El prototipo fue “La Serva Padrona”, de Pergolesi. 4. EL ORATORIO. Es música religiosa parecida a la ópera. Su argumento se adapta desde hechos bíblicos, pero no es para el teatro, sino para cantarse en templos. También se sirve de oberturas, arias, recitativos y coros, pero los cantantes no actúan, sólo prestan su voz a los personajes sacros. Nuevamente es Händel quien logra las mejores obras, con Israel en Egipto, Sansón y la mejor y más universal: El Mesías, que incluye el celebérrimo Aleluya. 5. LA CANTATA. Es música para ser cantada. Al sustituirse la polifonía por la monodia acompañada, fue útil para episodios religiosos breves, como Parábolas o Salmos, y tuvo mayor desarrollo religioso, pero en origen fue profana. Se conservan más de doscientas de J. S. Bach. Otros autores importantes fueron G. Carissimi (I) H. Schütz y G. Ph. Telemann (A). 31 6. LA PASIÓN. Es una gran cantata centrada en el dogma fundamental cristiano: la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. G. P. Telemann compuso gran número de ellas, pero la P.S.S. Juan y la P.S.S. Mateo de Bach son obras cumbres de la Música. Es la base de las películas sobre Jesucristo de tres siglos después. CONTROL VIII MÚSICA INSTRUMENTAL 1. La música instrumental, libre de las limitaciones de los textos, adquiere gran desarrollo y se iguala en importancia a la música vocal. Prosperaron las formas improvisatorias, como tocatas, recercares o fantasías. En España prosperaron los tientos, diferencias y batallas para órgano, con buenos conpositores como J.B. Cabanilles y F. Correa de Arauxo. En la guitarra destacó Gaspar Sanz. En el centro de Europa se definieron y desarrollaron tres formas importantes a varios movimientos o partes contrastantes: 2. SUITE. Es una colección o selección de danzas diferentes Rondó, Aria, Badinerie, etc., para un instrumento sólo o para orquesta. Va precedida de una obertura si es obra orquestal, y de un preludio si es solística. De las primeras destacan las cuatro de Bach. Son igualmente importantes las tituladas Música Acuática y Música Fuegos Artificiales, de Händel. 3. SONATA, o música para ser sonada, para solista y bajo continuo. es el comienzo de la música de cámara. Se distinguieron la sonata da camera, cuyas partes eran danzas, y la sonata da chiessa (iglesia), cuyas partes eran movimientos (tempos), allegro, andante, etc., de la que derivó la sonata clásica. Destacaron maestros italianos como A. Corelli y G. Torelli. 4. CONCIERTO. Es una obra para instrumento solista y orquesta:. La palabra deriva de concertar, poner de acuerdo. Es la forma más importante del Barroco a la música instrumental. Es una obra con tres movimientos rápido-lento-rápido: allegro, andante y presto. Para un único solista quedó la voz concierto para ( …) y orq., llegando a Vivaldi a componer más de cuatrocientos, entre ellos las Cuatro Estaciones, que son cuatro conciertos para violín y orquesta. Bach dejó varios para violín, Händel para órgano y Albinoni para oboe especialmente. Para varios solistas se denominó concerto grosso, siendo los más célebres los seis Conciertos de Brandenburgo de Bach y muchos de Händel.. EL CLASICISMO Es la época de Mozart y de Beethoven. Es el neoclasicismo en Arte. El cansancio de la gran variedad de formas, estilos y adornos del Barroco, se despejó volviendo a rescatar los elementos clásicos en estado puro, desapareciendo los adornos en columnas y frontones, volviendo las figura al reposo y a la sencillez en pintura y escultura. En definitiva se buscaba la pureza de las líneas y el dibujo (perfiles). En música la línea es la melodía, fácil e inspirada. Conocemos más melodías de Mozart que de ningún otro gran compositor; al talento se unía el gusto por lo equilibrado y proporcionado, cosas que nunca pasan de moda. El término clásico usado como adjetivo se refiere a lo que no cambia ni necesita cambiar. 32 CONTROL IX 1. CARACTERÍSTICAS DEL CLASICISMO - Se imponen la música profana sobre la religiosa, la instrumental sobre la vocal y el piano (piano-forte) sobre el clave. Desaparece el b.c. El piano sustituye al clave - La orquesta se asienta sobre la cuerda –12V-I, 10V-II, 8Vl, 6Vch, 4 Cb,- y parejas de viento –fls. Obs. Cls. Fgts. Tpas. y Tptas, más otra de timbales. La orquesta tiene instrumentos de cuerda y de viento - La música instrumental adopta globalmente la FORMA DE SONATA, 4 movs.: Allegro-Adagio-MinuetoAllegro en sonatas, tríos, cuartetos... y sinfonías. - Beethoven concluye el Clasicismo iniciando el período siguiente, el Romanticismo, componiendo según sus sentimientos y no según la moda. 2. F.J. HAYDN (1732-1809). Fue quien inventó la sinfonía y la sonata en una estructura con cuatro movimientos: allegro, adagio, minueto y allegro, a lo largo de 78 cuartetos de cuerda (2 V., Vla, Vch.) y 104 sinfonías. La estructura serviría para todo tipo de composiciones solísticas o de grupos, de manera que un trío es una sonata para tres instrumentos, un cuarteto para cuatro… y una sinfonía es una sonata para orquesta. Esta es la estructura en síntesis de una sonata, sinfonía, cuarteto, etc. I Mov. Allegro . con introducción, opcional, lenta y solemne. 1ª Sección EXPOSICIÓN. - Tema A, principal - Puente modulante* enérgico. - Tema B, en otra tonalidad (altura. - Repetición íntegra 2ª Sección DESARROLLO - Motivos principales sometidos a muchos cambios 3ª Sección REEXPOSICIÓN - Tema A, en la tonalidad inicial - Puente incompleto, poco enérgico**. - Tema B, también en la tonalidad inicial. ** 4ª Sección CODA: fragmentos finales de carácter conclusivo II Mov. Andante. o Adagio. Alternancia indefinida de dos temas. También es frecuente que tenga un solo tema en forma de Tema con Variaciones (A. de C.) III Minueto o Scherzo desde Beethoven Movimiento rítmico, descargado de emociones y tensiones. IV. Allegro En forma sonata como el primer movimiento. 3. W.A. MOZART (1756-91) El talento de Mozart brilló desde los tres o cuatro años hasta su muerte. A los doce compuso una ópera, Bastián y Bastiana, que aún se representa con éxito. A los dieciséis era artista maduro. Fue el mejor compositor de música instrumental y vocal, lo que le sitúa en una posición única, pues Rossini, Verdi o Wagner, sólo fueron conocidos por sus óperas, mientras que Beethoven sólo compuso una y Brahms o Bruckner ninguna. Escribió 27 conciertos para piano y orquesta y un concierto para cada instrumento de viento madera ( ), elevando la categoría del género casi a la altura de la sinfonía. Con igual maestría compuso, y 41 sinfonías, veinte sonatas para piano y abundantes tríos y cuartetos. De sus óperas destacan Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni y La Flauta Mágica. Murió dejando inconcluso el Réquiem, su obra más emotiva y romántica, fruto de un extraño encargo para el que trabajó, fuertemente sugestionado, hasta la extenuación y muerte sin poderlo concluir. Siempre creyó que aquel encargo provenía del más allá y que iba a ser para su propio funeral. Pero no tuvo funeral. 33 4. L. v. BEETHOVEN (1770-1827) Es el compositor más importante de la historia. Compuso 9 sinfonías y 5 conciertos para piano, sólo fueron igualados en proporciones medio siglo después su muerte, pero no en calidad. Lo mismo ocurre con sus 32 sonatas y 17 cuartetos. Se le debe estudiar como clásico y romántico a la vez. Fue contemporáneo del general Napoleón, el pintor F. Goya y del Almirante Nelson., logró lo que Mozart no obtuvo: el respeto y la admiración a su persona, lo que se evidenció en el funeral de Beethoven, al que asistió toda la ciudad de Viena. Al de Mozart no fue nadie. También son románticos los títulos que empiezan a aparecer en algunas de sus obras, como las sonatas Claro de Luna , La Tempestad o Appassionata; así como si Sinfonía Heroica (3) Sinfonía del Destino (5), etc., y la 9º y última de sus sinfonía, la Sinfonía Coral, en la que incluyó el Himno a la Alegría de Schiller CONTROL X EL ROMANTICISMO 1. CARACTERÍSTICAS DEL ROMANTICISMO - La música para piano es la más importante, difundida y fundamental. Los compositores dotan a sus obras de títulos poéticos libres ( ), o genéricos: Impromptus, Nocturnos, Preludios, Fantasías, Baladas, etc. En las etapas de madurez los compositores se vuelven a las formas clásicas (FF.SS): sonatas, cuartetos, sinfonías… estas últimas, cada vez más extensas, doblarán en duración a las de Mozart. Franz Liszt crea el Poema Sinfónico. Surge el Nacionalismo musical (Rimsky-K., Falla, Sibelius...), que eleva los ritmos y melodías populares a las obras clásicas. 2. LOS PIANISTAS DE LA PRIMERA GENERACIÓN F. Schubert (1797-1728). Inició con fuerza la tradición del Lied (canción en alemán), componiendo más de seiscientos. En la Música instrumental experimentó con grandes sonatas, cuartetos y nueve sinfonías. De sus piezas breves destacan dos colecciones impromptus. F. Mendelssohn (1809-47). Buscó el efecto de la poesía en el piano solo, distinguiéndose sus colecciones de Romanzas sin Palabras. En sus sonatas y música de cámara, obtiene resultados muy desiguales, con obras maestras como la Sinfonía Italiana (4ª) y el concierto para violín. Su marcha nupcial es la mas célebre de todas. F. Chopin (1810-49). Compuso casi exclusivamente para piano, para el que escribió dos conciertos. Dejó en colecciones de cuatro scherzos, baladas e impromptus. Es el gran héroe nacional polaco y el compositor de mejor inspiración del Romanticismo. R. Schumann (1810-56). Compuso colecciones de piezas muy breves: Papillons, Carnaval y Escenas de Niño (Täumerei),. También dejó el mejor de los quintetos con piano y los lieder más interpretados, un gran concierto y cuatro importantes sinfonías. F. Liszt (1811-86). También hizo colecciones de piezas cada una con su título, con clara intención descriptiva, como Armonías Poéticas y Religiosas, Años de Peregrinaje (Juegos de Agua) y de enormes dificultades técnicas. Sondeó la inspiración infernal en su Sinfonía Dante, la diabólica en el Vals Mephisto y la muerte en Totentanz 3. LOS SINFONISTAS DE LA SEGUNDA GENERACIÓN C. Franck (1822-90). Este compositor belga, optimista y poco prolífico, revitaliza la música para órgano. En las formas clásicas sólo hizo una sinfonía, una sonata para violín y piano, un cuarteto de cuerda y un quinteto con piano, pero todas obras maestras. J. Brahms (1833-97). Tardó mucho en componer su primera de cuatro sinfonías, todas de máximo nivel y las mejores desde Beethoven, al igual que sus dos conciertos para piano y su concierto para violín, grandes en proporciones y densidad. Muy autocrítico y de mal carácter, quemó parte de sus obras por no considerarlas lo suficientemente buenas. P.I. Tchaikovsky (1840-93). Sólo las tres últimas de sus seis sinfonías son realmente importantes. Su primer concierto para piano es el más célebre de la historia. Entre sus obras maestras figuran los mejores ballets: La Bella Durmiente, Cascanueces y El Lago de los Cisnes. También compuso importantes poemas sinfónicos, como Romeo y Julieta, así como la Obertura Solemne 1812, en honor de la victoria rusa sobre Napoleón. 34 A. Bruckner (1824-96). Algunos lo consideran el músico más grande de la historia. Sus nueve sinfonías son colosales en sonoridad y duración, comparadas merecidamente en su grandeza con las catedrales góticas y en su potencia con los tronantes órganos de sus interiores, instrumentos del que él era gran maestro. CONTROL XI 1. LA MÚSICA PROGRAMÁTICA O DESCRIPTIVA Es la música adaptada a la imagen y a los hechos que la inspiran, modelo para las bandas sonoras del futuro. El primer paso importante es la Sinfonía Fantástica del francés H. Berlioz (1803-69), que agrega a la orquesta sinfónica instrumentos propios del foso de la Grand Opera de París. Es la orquesta filarmónica o total, que suma a la sinfónica o de concierto, instrumentos efectistas, como la celesta, arpas y percusión variada. 2. EL POEMA SINFÓNICO F. Liszt ( ) inventó el Poema Sinfónico, de un solo movimiento, en el que la estructura la imponía el argumento de un título extramusical. Compuso sus trece poemas sinfónicos tienen referencias variadas: en Los Preludios un poema, en La Batalla de los Hunos un cuadro, en Orfeo un mito. El siguiente gran compositor fue R. Strauss (1862-1949), con Así Habló Zarathustra o Muerte y Transfiguración. También figuran Tchaikovsky (arriba), Rimsky-Korsakov, con Scheherazade, Mousorgsky con Una N. en el Monte Pelado o P. Dukas, con El Aprendiz de Brujo. LA ÓPERA ROMÁNTICA: Los compositores de ópera románticos más importantes fueron Verdi y Wagner 3. VERDI Y PUCCINI Está dominada por grandes y trágicos dramas amorosos. Estos últimos cuajan en la tradición italiana con G. Donizetti con L´Elisir d´Amore, y con V. Bellini con La Sonámbula y Norma, que establecen el concepto del Bel Canto, con casi todo el interés en las voces protagonistas. G. Verdi (1813-1901), es el mejor de los operistas italianos, compitiendo en todas las facetas: Grand Ópera en Aida y Nabucco; dramas como La Traviata, Rigoletto; o cómicas como La Forza del Destino. Firmó las melodías más conocidas de la Ópera. El último gran hito de la ópera italiana fue el Verismo, o realismo, con óperas en el que la tragedia no se limita a un final truncado, sino que impregna gran parte de la obra. El más destacado es G. Puccini (1858-1924) con obras como, Madame Butterfly y Tosca. 3. WAGNER Los elementos fantásticos son más atractivos en Alemania, ya sea el terror o lo diabólico en El Cazador Furtivo, de K.Mª. von Weber, o las grandes leyendas y mitos germánicos como en la obra de R. Wagner (1813-83), óperas colosales no superadas. Si en Italia era la voz la protagonista, en Wagner lo es la orquesta, que extiende su actuación si pausas, que se ha llamado la melodía infinita. El estilo grandioso de Wagner tiene su origen en La Grande Opera de París. Sus óperas, como Tannhäuser, Tristán e Isolda y Parsifal, están extraídas de leyendas medievales, caballerescas y artúricas. Pero su obra cumbre El Anillo de los Nibelungos, es una tetralogía mitológica que comienza en el mundo de los dioses con El Oro del Rin y la Valquiria, y desciende mundo al humano de Sigfrido y El ocaso de los Dioses. 35 CONTROL XII 1. EL NACIONALISMO Las polonesas de F. Chopin y las rapsodias húngaras de F. Liszt abrieron una fuente de inspiración en la música popular de cada país. Checoslovaquia, Hungría, Rusia, Noruega y España, países con fuerte tradición y colorido folclórico, aportaron excelentes obras, principalmente escénicas. Cabe citar entre las óperas El Principe Igor de A. Borodin, entre los rusos; Peer Gynt, de E. Grieg (N); La Vida Breve de M. de Falla (E). En el ballet el propio Falla (1876-1946) aportó dos excelentes títulos: El Sombrero de Tres Picos y El Amor Brujo; del ruso I. Strawinsky (1882-1971) destacó La Consagración de la Primavera En la música instrumental destaca () la riqueza e inspiración de la música española, como en la Suite Española, de piezas breves de Albéniz (1860-1909); y () la Sinfonía Sevillana de J. Turina (1882-1949); y el Concierto de Aranjuez de J. Rodrigo (1901-99). 2. LA ZARZUELA: Es la ópera española. Aunque su origen se remonta al S. XVII, es en las últimas décadas del S. XIX y primeras del S. XX cuando alcanza su gran protagonismo. Alternando pasajes hablados con otros cantados, su temática es netamente desenfadada y española. Se distinguen dos géneros: la Zarzuela Grande en dos y tres actos, y el Género Chico, con un solo acto y una hora de duración. En las primeras destacan F. A. Barbieri (1823-94), con Pan y Toros; F. Alonso (1887-1948), con La Calesera y Las Leandras; P. Sorozábal (1897-1988), con La Tabernera del Puerto. En el Género Chico están las obras más populares: La Revoltosa, de R. Chapí (1851-1909), La Verbena de la Paloma, de T. Bretón (1850-1923) y La Boda de Luis Alonso y La Torre del Oro, del sevillano Gerónimo Giménez (1854-1923). 3. POST-ROMANTICISMO Después de Brahms y Bruckner las formas clásicas, esencialmente alemanas, como las sinfonías y conciertos, entraron decadencia, esto es, no tuvieron continuadores. Destacan Mahler (1860-1911) compuso nueve sinfonías, de tal importancia que se le considera el último de los Grandes. Y Rachmaninov (1873-1943) escribió los últimos “super” conciertos para piano y orquesta y R. Strauss los ultimos poemas sinfónicos y óperas óperas de estilo wagneriano. Convivieron con los movimientos innovadores o ”ismos”, que tendían a lo breve o moderado, como Neoclasicismo, Impresionismo, Dodecafonismo, etc. 4. NEOCLASICISMO I. Strawinsky ( )que participó de la estética expresionista del S. XX, con música de fuertes impulsos y carente de sentimentalismo en sus ballets ( ), volvió su atención a las viejas formas clásicas, como sinfonías, sonatas, conciertos o música de cámara, pero con reducidas orquestas y sin las intensidades emotivas y grandiosas de los románticos. En esta corriente se encuentran los rusos S. Prokofiev (1891-1953) y D. Shostakovich; el húngaro B. Bartok, acaso el músico del S.XX mejor valorado; el finlandés J. Sibelius; y el danés C. Nielssen (1875-1931). SIGLO XX: LOS ISMOS Los “ismos” son una reacción al exceso de emotividad romántica. Como el Renacimiento, el S. XIX o siglo romántico, fue época de expansión, con gran demanda cultural. Pero había empezado con las desangrantes Guerras Napoleónicas y concluía con la Paz Armada, que estallará en el desastre de 1914-18 o Primera Guerra Mundial. Después vinieron dos décadas de posguerra y de declive económico, y la Segunda Guerra Mundial (1939-45). Ante tales acontecimientos los grandes artistas plasmaron lo que vieron, dibujando un mundo temible y temido. La inminencia de las tragedias no cuajaba con el sentimentalismo romántico en la poesía, el arte y la música; buscaban la evasión o se impregnaban de pesimismo. 36 CONTROL XIV 1. CARACTERÍSTICAS - Comienza a desarticularse la música TONAL quitando importancia a las T.D. y S.: Con el Impresionismo (Ravel y Debussy), la melodía se difumina entre la armonía; Strawinsky descompone los ritmos regulares; El Atonalismo de Schoenberg crea la anarquía armónica y melódica, es música fea muy difícil de memorizar. El Dodecafonismo (Schoenberg, A. Berg y Webern) ordena el Atonalismo: ninguna nota se repite sin que se oigan las once restantes. Es la respuesta de la música al Expresionismo. Finalmente la experimentación y la libertad de estilos excluyen caracteres generales. Un ejemplo de compositor de éxito es C. Orff ( ), con nuevas musicalizaciones de canciones medievales goliardescas. No hay que olvidar que, junto a las vanguardias, conviven tardorrománticos como S. Rachmaninov o R. Strauss ( ). 2. EL IMPRESIONISMO. Es émulo del movimiento pictórico homónimo de Monet o Renoir. Estos pintores eliminaron el dibujo y sumergían las figuras de sus cuadros en ambientes brumosos e intemporales. C. Debussy (1862-1918), se aproximó a este arte difuminando la melodía (dibujo), con armonías y adormecedoras escalas exátonas, que crean atmósferas sosegadas y húmedas. Sus títulos son sugerentes, como La Catedral Sumergida, Reflejos en el Agua, etc, para piano. Para orquesta escribió los poemas sinfónicos como Preludio e la Siesta de un Fauno, su referencia capital. Las técnicas impresionistas de Debussy tienen su origen en Liszt ( Juegos de Agua en la Villa D´Este)…, y acaso fueron superadas por M. Ravel (1875-1937) en el piano con Ondina y en la orquesta con ballet Dafnis y Cloe, aunque su mayor celebridad se la debe al repetitivo Bolero. 3. EXPRESIONISMO: ATONALISMO Y DODECAFONISMO El Expresionismo es un arte crudo que refleja la desesperación ante el sufrimiento. La belleza como inspiración deja paso al efecto sórdido, la angustia o la decepción, descritas en la deformación de las figuras de P. Picasso, o ausencia de detalles y de adornos en E. Munch. Finalmente desaparece la figura y aparecen la pintura y la escultura abstractas: ésta con bultos amorfos; aquella con composiciones de colores y manchas. A. Schoenberg (1874-1951) tradujo esta sensación al mundo de los sonidos, deformando la melodía y la armonía, creando una anarquía sonora, en lo que se conoce como Atonalismo, evitando las secuencias TDTST, que daban equilibrio a la música. La sistematización del atonalismo fue el Dodecafonismo, que establece el principio de que no se repite una nota hasta haber sonado las otras once. Figuran junto a Schoenberg A. Berg y A. Webern, que estableció la denominada melodía tímbrica: una nota por instrumento. De aquí derivó el Serialismo. 37 ACTIVIDADES PREVISTAS. 1º y 2º: 1ª EVALUACIÓN - Desde el principio, y en todos los niveles hasta 4º de E.S.O., al alumno se le dotará de un guión elaborado por el profesor, para realizar análisis auditivos de las músicas de todo tipo que se trabajen en clase y en casa. La hoja de análisis situada en la última página, por tanto de fácil acceso. Es una actividad principal, y queda avalada por los muchos años de experiencia, por su eficacia en la profundización de la música y por el aprecio posterior que demuestran a un repertorio, mayoritariamente clásico, alumnos de todo nivel y aplicación. El contenido del guión figura en el anexo de esta Programación, así como las principales obras musicales que se estudiarán durante el curso y en cada nivel. - Experimentación con objetos vibrantes como diapasón, membranas, e instrumentos. Estudio del pentagrama y del teclado como base de identificación gráfica de los sonidos. Aprender a dibujar un teclado de forma rápida para hacer ejercicios. - Conocimiento de las notas musicales –en clave de Sol en 1° y también de Fa en 2°-, como determinación de alturas. Detectar mediante dictado musical cambios hacia graves o agudos. - Estudio de las duraciones y su dependencia de las figuras y silencios. Aprender a marcar y detectar compases elementales, durante la audición de obras musicales. - Comprobación de los diferentes timbres con interpretaciones en diferentes instrumentos o registros en el teclado electrónico. - La música vocal hasta el Renacimiento contará con audiciones interpretadas “a capella - - - Ejercicios de escritura musical que agilicen el conocimiento de este lenguaje en niveles elementales, suficientes para buscar detalles en partituras para seguir audiciones. Sonorización de las melodías escritas en los ejercicios, rectificándolas hasta encajarlas en las armonías de las notas Tónica, Dominante y Subdominante. Audiciones musicales extraídas del repertorio clásico y popular, adecuadas al momento y al tema en cuestión. Esta parte de las actividades es fundamental, por lo que cada alumno contará con una plantilla elaborada por el profesor con guías para el análisis elemental. Experiencias con el silencio general para identificar los múltiples ruídos de fondo. Seguimiento del primer episodio del poema sinfónico de R. Strauss “Así Habló Zarathustra”, donde se pueden identificar aspectos elementales de la escritura musical, causa principal de su impacto y popularidad Demostraciones sonoras con flauta, guitarra y violín, para observar en vivo el funcionamiento de los fundamentos sonoros. Actividades previstas 1º y 2º: 2ª EVALUACIÓN - Demostraciones sonoras con flauta, guitarra y violín, para observar en vivo el funcionamiento de los fundamentos sonoros. - Proyectar videos de instrumentos, de interpretaciones musicales, etc. - Control de la voz con ejercicios sencillos sobre intensidad, altura y duración, dosificando el aire. Emitir sonidos máximos agudos y graves sin emplear falsete. - Recitar un poema con pausas notables y correcta interpretación de la puntualización. Ejercitar la marca del compás con los movimientos del director de orquesta, intentando acompañar de gestos expresivos durante la audición de obras. Analizar distintos tipos de melodías con diferentes texturas. - Estudio elemental de partituras con diferentes formaciones instrumentales. 38 ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 1º y 2º: 3ª EVALUACIÓN Las actividades básicas de este bloque serán las audiciones, acompañadas en algunos casos por partituras, que serán comentadas y preparada con las indicaciones pertinentes, escogidas entre las que se ajustan a los modelos menos contradictorios. - Analizar diversas melodías sencillas, extraídas de las audiciones del CD de 1º. - Visión de vídeos de instrumentos y de interpretaciones instrumentales y vocales. ”, aunque se advertirá que no es el único modo. - En el Barroco se hará lo contrario, con especial atención a la música instrumental, a la forma concertante y al clavicémbalo. Se aprenderá la noción de “Bajo Continuo”. - Con el Clasicismo se atenderá especialmente a la sinfonía, con las referencias de Mozart y de Beethoven. - En el Romanticismo se atenderá a obras muy relacionadas con sus títulos, tanto en piezas para piano como en poemas sinfónicos. - Como detalle de conexión con el siguiente guión, tendrá una especial mención las músicas llamadas Concreta, Electrónica y Electroacústica. -Entendida la exposición anterior, relacionada con la radiodifusión y con los nuevos instrumentos nacidos en sus laboratorios, se entenderá con eficacia el fenómeno de las músicas populares –Jazz, Rock, etc.-, y su llegada a las masas de público. Ejecución de obras sencillas a dos manos en el piano. Se efectuará después o durante la copia de la música en pentagramas y facilitada. Pero se contará, básicamente, con una tablatura e indicaciones de digitación sobre un teclado impreso, donde se aprenderán los rudimentos de colocar cada dedo, según su número, sobre el teclado. La base del trabajo a dos manos consiste en memorizar la más sencilla ejecución, en Do Mayor, de los acordes tríadas de tónica, dominante y subdominante CON LA MANO IZQUIERDA. Después se aprenden con la mano derecha melodías sencillas que, en determinados momentos, simultanean notas con acordes. El objetivo mínimo de esta actividad, muy condicionada por el número de alumnos por clase, será enlazar los acordes de tónica, dominante y subdominante según se dicten. Son muy pocos los alumnso que no lo consiguen ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. En el mes de octubre, entre el 13 y 16, se promueve la asistencia d TODOS los grupos de la ESO, al I Festival Nacional de Cortos y Música de Cine de Sevilla CINEMA/BLUE Objetivos: Contacto y conocimiento de las producciones de cortometrajes y bandas sonoras cinematográficos; valoraciones críticas de los alumnos de los cortos proyectados, en los que no habrá contenidos sexuales, violentos o discriminatorios. Lugar: Salas de cine del Nervión Plaza Se solicitarán plazas para conciertos para escolares que se oferten en el tercer trimestre, para los alumnos de º, 2º y 4º de la ESO 39 METODOLOGÍA 1º Y 2º DE LA ESO La base de trabajo será, como en cursos anteriores, el seguimiento de un temario original elaborado por el Departamento, presentado en un cuadernillo de fotocopias, que incluye los contenidos programados Así mismo los ejercicios serán propuestos por el profesor según las necesidades de cada curso o de cada caso personal, siempre atendiendo a la consecución de objetivos útiles, dado que las propuestas del libro es demasiado amplia y absolutamente inabarcable en su totalidad. 1. Seguimiento del temario. Como ya se indica al principio, el temario presenta sólo contenidos mínimos y está elaborado de modo que todos los alumnos, con adaptación y sin ella, pueden seguir la lectura y los ejemplos e ilustraciones de que se acompaña. Las lecturas serán repartidas entre todos los alumnos, sin excepción, por lo que se tendrá en cuenta el nivel de las mismas y su componente comprensivo. Las ilustraciones que necesiten mayor detalle pueden ser proyectadas, ampliadas en detalle y complementadas por otras. 2. Preguntas de clase. Sobre lo avanzado se sondeará el estudio diario, la atención al desarrollo de la materia, valorándose, con el material abierto, la búsqueda en página, tema, apartado, párrafo y línea del dato; de este modo se desarrolla la capacidad de autonomía en el estudio, el carácter de investigación del mismo y la comprensión general. Pruebas escritas. Dado que el número de horas es escaso, se establecen controles escritos frecuentes, nunca de extensión superior a una cara de folio. Salvo en pruebas extraordinarias, NO SE HARÁN EXÁMENES QUE ENGLOBEN VARIOS TEMAS. El temario se halla dividido en temas-controles, finalizado cada cual se procederá a realizar una prueba escrita. Previamente se habrá desglosado cada tema en un cuestionario de preguntas para breves respuestas, atomizando los contenidos y facilitando su aprendizaje. El cuestionario que se facilitará a cada alumno, deberá ser resuelto en casa tras la lectura e ilustraciones de los contenidos; acto seguido se corregirá en clase y se establecerá el control escrito para la fecha más próxima posible, evitando realizarlas en época de exámenes. El control constará de diez preguntas extraídas del cuestionario. La prueba bien preparada no debe exceder los quince minutos de duración, pero se flexibiliza si es necesario RECUPERACIONES. Cada control podrá recuperarse independientemente a conveniencia de cada alumno, dentro de las dos semanas siguientes al control efectuado. De no hacerlo tendrá un cero como nueva nota. En cualquier caso siempre podrá recuperar cualquier nota, previa firma tutelar da la nota anterior Dado que son breves y concisos se puede pedir el desarrollo de uno o dos apartados, si el alumno lo prefiere. De cara a recuperaciones y a evaluar mejor a alumnos con adaptaciones, se realizarán pruebas con preguntas de breves enunciados y respuestas. 4. Audiciones En cada nivel de la E.S.O. en el que se imparta esta Asignatura, se proporcionará, al menos, un CD con grabaciones de obras o fragmentos del repertorio clásico fáciles de recordar y en buena me medida conocidas, pero cuyos títulos y autores son ignorados. Con los ejercicios adecuados y con pautas de análisis, esta ignorancia será superada con facilidad. Los contenidos de dichos CDs., como están sujetos a cambios de un año para otro según su eficacia, se presentan en los anexos de esta Programación. Según su oportunidad, la experimentación sobre hechos sonoros diversos –silencio, vibraciones, ruídos de fondo, etc.-, será un recurso permanente y frecuentemente improvisado. 40 5. Análisis Los ejemplos musicales más idóneos llevarán el auxilio de su correspondiente partitura, con lo que las tareas de análisis se emprenderán recién adquiridos los conocimientos elementales de lenguaje musical, con lo que los alumnos verán desde el principio su aplicación práctica. Las audiciones musicales serán el complemento esencial de la metodología, pues añaden, a la ilustración de los contenidos, el contacto directo con obras de arte de eminentes creadores, siendo ejemplo permanente de los trabajos bien acabados. Como complemento se añadirán proyecciones de videos, diapositivas y demostraciones instrumentales, pero sin perder de vista que es la sensibilidad de la humana acción de escuchar, el objetivo de formación integral del alumno, así como manifestarse verbalmente con los tonos más adecuados, los ritmos menos tensos y los gestos más armoniosos en sus relaciones con los demás. Las plantillas a modo de guía para el análisis de audiciones y de partituras se presentan como anexos al final de esta programación. DEPARTAMENTO DE MÚSICA OBJETIVOS DE LA 2ª ETAPA OBJETIVOS CONTENIDOS 1. Mantener una llamada de atención constante sobre la base de respeto que debe presidir toda actividad educativa. Fomento de la colaboración y entendimiento entre alumnos de edades dispares; 2. Poner en contacto al alumno con la música de otros tiempos y de otros lugares del mundo, especialmente Europa desde la Edad Media Comentarios cotidianos de eventos del centro, problemas particulares, noticias…; recordar máximas y refranes que ayuden a entender y mejorar nuestros comportamientos; 3. Ver las grandes semejanzas de los hombres de una época y la actual, así como las grandes diferencia. Papel de la tecnología como realidad y su provecho para entender el presente y el pasado. Proyecciones de videos y reproducción de obras musicales, con análisis formales y comentarios de los gustos de los diferentes lugares y las sucesivas épocas. Estudio de las formas musicales y de sus creadores y representantes. 4. Comprende las necesidades, demandas y hábitos humanos en otros ambientes. Estudiar las consecuencias en las manifestaciones artísticas. Definir los procesos de registro escrito, su aparición y desarrollo, sus causas y los medios. Estudiar la evolución de la música y de los instrumentos musicales, así como la aparición del registro en medios de grabación con la misma consideración. 5. Entender, a través de y como base en la música y los compositores españoles, el discurrir de nuestra patria en la Historia. Ver simultáneamente la participación extraordinaria de Andalucía en el acervo cultural de España. Estudiar las peculiaridades de nuestra música y seguir paralelamente la evolución de otras ramas de las manifestaciones humanísticas, incidiendo en las influencias desde nuestra región y en las consecuencias sobre la misma. Estudio de las condiciones sociales, culturales y económicas de las sociedades en las que se producen los acontecimientos musicales que se suceden en los diversos desarrollos temáticos. 41 6. Acercarse a la realidad musical con la participación directa en la ejecución y en la participación como público Recuerdo o aprendizaje de las nociones básica de la escritura musical. Realización de ejecuciones sencillas en el teclado a dos manos. Asistencia a algún evento musical de temporada con alumnos del Centro. 42 4º de E.S.O. OBJETIVOS MÍNIMOS CONTROL I EDAD MEDIA 1. EDAD MEDIA (tras el fin del Imperio Romano S.V). La caída del Imperio Romano de Occidente como consecuencia de las invasiones bárbaras demolió la civilización romana; en pocos años y los libros, archivos y muebles sirvieron a los bárbaros germanos para avivar chimeneas en invierno. La cristianización de los bárbaros gremánicos–godos, francos, sajones, etc,- antes del desplome de Roma, permitió que las pertenencias de la Iglesia como templos, abadías y monasterios, fueron respetados con sus importantes bibliotecas. 2. EL PERÍODO PRERROMÁNICO, SS. VI-IX. En los primeros siglos de la E.M. los francos, anglos, sajones, alamanes, lombardos, etc., se afianzaron en lugares a los que dieron nombre de regiones y naciones europeas. En España sobrvivió la denominación romana Hispania. Aquí floreció un arte prerrománico en dos estilos: el arte visigótico en cuya arquitectura se aprecian arcos de herradura, imitados después por los musulmanes, y el arte asturiano, reconocible en los edificios por sus ventanas geminadas triples. En el arte prerománico español se desarrolló el canto mozárabe, que se estudiará aquí más tarde. 3. EL ARTE ROMÁNICO (Ss. X-XII) Se define en arquitectura por construcciones –templos y abadías en general-, de gruesos muros con contrafuertes, estrechos ventanales, arcos de medio punto -abiertos o cegados-, y bóvedas de cañon. Son edificios poco luminosos y resonantes, ideales para la oración, la meditación y el recogimiento. 4. CANTO GREGORIANO: DENOMINACIÓN. El Canto gregoriano es la manifestación musical propia del Románico; debe su denominación a San Gregorio Magno, Papa de 590 a 604. En los primeros siglos posteriores se le había atribuido a él la creación y composición de toda esta música. Pero S. Gregorio no creó tal música. Pero asentada esta creencia esta música se consideró intocable, cosa que se manifiesta en la denominación cantus firmus a las melodías gregoriana sobre la que se construyeron las primeras polifonías. En su inmensa labor de unificar el culto cristiano tendente a la divisió y ruptura, San Gregorio, en lo referente a la música, podría decirse que describió algunas características que aquí estudiamos. 5. EL CANTO GREGORIANO Definición. Es música religiosa monódica, cantada colectivamente al unísono y a capella por la congregación de monjes o monjas, a los que se pueden sumar los feligreses. Origen. Procede de los cánticos sinagogales judíos y luego, de los antiguos ritos católicos como los ritos Milanés (ambosiano), Galicano y Visigótico-Mozárabe, que subyacen absorbidos por el rito Romano-Gregoriano. Características: 1. El texto cantado está en latín, se extrae de cualquiera de los setenta libros de la Biblia, destacando las grandes colecciones de Antífonas, Himnos, Salmos, y Misas. 2. Tiene pausas al final de cada frase en la que se aprecian los ecos característicos del edificio románico y del propio Canto Gregoriano. Las pausas permite la comprensión del texto, que es lo fundamental. 3. Las frases son de desigual longitud, lo que hacen imposibles los ritmos fijos a los que estamos habituados, binarios o ternarios, porque estos proceden de la métrica de los versos. 4. Se escribe en tetragramas y con notación cuadrada desde el S.XI en adelante 5. Según la relación nota-sílaba se distinguen varios estilos: - Silábico: una nota por sílaba, propio de textos muy trascendentes. - Neumático: dos, tres o cuatro notas por sílaba. - Melismático o florido: muchas notas en algunas sílabas. El primero y el último se observarán siempre en todo tipo de música, pero el Neumático es genuino del Canto Gregoriano. LA MÚSICA PROFANA: CONTROL II LA MÚSICA PROFANA EN LA EDAD MEDIA: 1. LOS TROVADORES Y JUGLARES Eran poetas músicos que amenizaban las reuniones cortesanas en los castillos, cuya música fue transcrita a notación por monjes. Cantaban en lengua vernácula, por lo que sus canciones se popularizaron y fueron difundidas por ellos mismos y por los juglares, y pasadas a notación por monjes a instancia de nobles poderosos. 43 Muchos trovadores fueron nobles, como Guillermo IX, Duque de Aquitania, y su bisnieto, Ricardo Corazón de León. Otros como Marcabrú, Bernart de Ventadorm y Adam de la Halle eran poetas protegidos de sus cortes. A ellos se deben leyendas medievales, relatos y poemas artúricos como El Cuento del Grial, del trovero Crètien de troyes, auténtica novela de caballería.* Los juglares, portadores de pequeños espectáculos ambulantes (guiñoles, títeres, etc. y música), cantaban aquellas canciones y difundían los Cantares de Gesta, como la Canción de Roldán, el Cantar de Mio Cid o el Cantar de los Nibelungos (Sigfrido), prototipos de los demás caballeros legendarios. Esta música se desconoce. 2. Características de la música trovadoresca. A diferencia del Canto Gregoriano esta música si poseía ritmo, principalmente ternario. Solían acompañarse de instrumentos como laúdes, pero con arpegios intercalados de forma libre. Se distinguen los trovadores, que cantaban en langue d´Oc, aquitano o provenzal (SO. de Fr.); los troveros en langue d´Oïl (N. de Fr.); y los minnesänger, que usaban el alemán. La música profana en latín se debe a los goliardos, estudiantes de todas procedencias que se desplazaban a los monasterios más prestigiosos de Europa, para completar diversos estudios, antes de la creación de las universidades. Su temática, con frecuencia irreverente y atrevida se centra en las mujeres, el vino y la sátira. 3. Las cantigas. En España se desarrollan composiciones similares conocidas como Cantigas, pero con poca presencia de hechos de armas. Esta temática se desarrolla bien en los viejos romances, especialmente en los romances fronterizos. 4. Alfonso X El Sabio. Hijo de San Fernando (F.III) y de la erudita Beatriz de Suabia, nos legó importantes tratados de historia, derecho, astronimía, etc., e incluso de ajedrez. Su mayor importancia se debe a la colección compilada por Alfonso X El Sabio, (1226-84) Cantigas de Santa María, con 417 composiciones, siendo al menos diez de indudable composición del rey. Martín de Códax, llamado el Juglar de Vigo, dejó una valiosa colección, las 7 Cantigas de Amigo. Ambos autores se expresaron en lengua gallega. 1. CONTROL III LA MÚSICA EN EL GÓTICO (SS. XIII-XIV) Es el período artístico y creativo más genuinamente medieval, sin reminiscencias clásicas. Está definido en arquitectura por el arco ojival o apuntado, arbotantes, enormes vidrieras que sustituyen a los muros y alturas extraordinarias. Aunque afectó a la construcción de castillos y puentes, son las catedrales el testimonio más espectacular de este arte, que necesitó de tantos y tan variados artesanos –herreros, leñadores, carpinteros, cristaleros, canteros, arrieros…-, que impulsaron el desarrollo de las ciudades. 2. LA POLIFONÍA (de poli = varias y phonos = voces) Aunque su aparición es muy temprana (S.X), no tiene gran importancia hasta finales del S. XII La polifonía es el fenómeno musical más trascendente de la Historia por dos razones. 1. El descubrimiento y desarrollo de las leyes de la armonía, esto es, la conjunción y encadenamiento de sonidos simultáneos. 2. Obligó a la creación de un sistema de escritura musical, dado que la música polifónica no se memoriza fácilmente y los cantantes necesitan una guía escrita. 3. ARS ANTIQUA. Incluye los primeros usos polifónicos. La base era un canto llano o gregoriano, al que se añadían segundas voces con las siguientes fórmulas desarrolladas en la Escuela de Notre Dame de París. Organum primitivo o paralelo. Consiste en añadir a una melodía gregoriana denominada vox principalis, otra paralela a distancia tonal de 4ª ó 5ª, denominada vox organalis. Kyrie XI -Ky ri e - - - - - le i son iij Chri - ste - - - - - - - - - - le i son iij Organum libre o melismático. 44 4. ARS NOVA Es el título de un tratado de música aparecido en de 1320, de Philippe de Vitry, que supone el comienzo de la música polifónica profana, de más vivacidad, porque introdujo figuras más breves en la escritura musical. Guillaume de Machaut 1300-72 El mejor poeta francés según Petrarca, además de clérigo, es el mayor compositor de la Edad Media. Compuso canciones monódicas-, baladas y rondós polifónicos en el campo profano. En el religioso dejo compuesto numerosos motetes y la primera misa polifónica completa conservada, la Messe de Notre Dame. El Motete Deriva del conductus de Perotin. Inicialmente fue de texto profano y político, con alusiones a personajes y hechos del S. XIII parisino (Vitry y Machaut), pero con el tiempo sería exclusivamente religioso, definiéndose como una obra polifónica, con texto sacro no litúrgico, con una duración de entre tres y seis minutos. 5. LA MISA POLIFÓNICA Es la única y gran forma musical de la Edad Media y del Renacimiento, similar en importancia a la Sinfonía para Haydn, Mozart y Beethoven. Consiste en poner música a las partes el Ordinario de la Misa o misa normal. Pero cuando la misa tiene una dedicación – Misa de Navidad, de Resurrección, de Difuntos (Réquiem), etc.-, también se musicalizan las partes del llamado Propio de la Misa, intercaladas en el Ordinario. Las primeras son las más comunes y abundantes: Partes del Ordinario de la Misa Partes del Propio de la Misa Kyrie Eleison (Señor ten piedad) Introitus Gloria Sequentia Credo Gradual Sanctus/Benedictus (Consagración) Offertorio Agnus Dei (Cordero de Dios) Communio Ite, missa est (despedida) CONTROL IV LA MÚSICA MEDIEVAL EN ESPAÑA EL CANTO MOZÁRABE. Se llamaron mozárabes los cristianos que no abandonaron su religión cuando España fue invadida por los musulmanes a partir de 711. Las relaciones con Roma no eran fáciles y las reformas llevadas a cabo por el Papa San Gregorio el Magno (590-604) se imponían con lentitud; no en vano gran parte del repertorio gregoriano, que proviene del norte de Francia y sur de Alemania, es casi todo posterior al S. VIII. En España se consolidó el canto mozárabe hasta el S. XI, difícil de distinguir del gregoriano,.; no obstante en Toledo, capital del mundo mozárabe, siempre hubo un nutrido clero y eminentes obispos, siendo un centro cristiano que nunca perdió su relevancia desde los primeros siglos de la cristiandad; su Escuela de Traductores fue capital para recuperar gran parte de los escritos clásicos, de los que sólo subsistían copias en árabe. Se transmitieron los cantos por tradición oral, siendo difícil saber cómo fueron en su origen y su floración entre los Ss. VI-VII bajo dominio visigodo. LOS CÓDICES MEDIEVALES ESPAÑOLES: MONODIA Y POLIFONÍA El Códex Calixtinus o "Liber Sancti Iacobi". Obra del siglo XII, se atribuye al Papa Calixto II. Está compuesto por cinco secciones o libros que relatan acontecimientos como el traslado de los restos del Apóstol de Jerusalén a Galicia, al Campus Stellae, sus milagros, y la infortunada expedición de Carlomagno a España (narrados en La Canció de Roldán, cantar de gesta francés). Entre las muchas composiciones musicales recogidas, monódicas en su mayoría, destacan obras polifónicas, organus y conductus a dos voces y un discantus a tres, que han contribuido a la excepcional fama musical del manuscrito. La voz inferior procedía de la monodia gregoriana (vox principalis) y a menudo ya está presente en el primer libro, mientras que la superior (vox organalis) era de nueva factura. El Códice de Las Huelgas. El Monasterio de Las Huelgas (Burgos), fue fundado por Alfonso VIII y su esposa Leonor, hermana de R. Corazón de León e hija de Leonor de Aquitania, la mujer más notable de la Edad Media. Esta discreta y eminente reina colaboró decididamente a introducir el estilo gótico cisterciense en España, tanto arquitectónico como musical. El Códice que alberga el Monasterio contiene, entre muchas obras monódicas, 45 15 conductus a dos voces y otros dos a tres, de enorme valor para el estudio del Ars Atiqua, con gran relación con la polifonía de Notre Dame (L. y P.) Libro Vermell de Montserrat, Barcelona. El impresionante enclave de la Abadía de Montserrat, fue importante centro de peregrinación. Uno de sus tesoros es el Libro Vermell (rojo), que contiene una colección de diez cantos, cinco de los cuales son polifónicos:tres cánones y dos cantos a dos voces, todos copiados a finales del S XIV. El Antifonario de León y otros. Es un libro manuscrito que se encuentra en la catedral de León y fuente principal del canto visigóticomozárabe. Posee 306 pergaminos, 50 piezas musicales y 22 folios con miniaturas. El antifonario presenta la notación musical en neumas sin tetragrama, ha podido ser descifrada sólo en parte. Otros 20 manuscritos que se conservan son del S X y posteriores, y se encuentran en los monasterios de S. Millán de la Cogolla y S. Juan de la Peña y Santo Domingo de Silos. Neumas sin tetragramas Transcripción del canto anterior El canto mozárabe, designado también como canto viejo-hispánico o visigótico,es un capítulo importante de historia de la música, pues conserva cantos anteriores al Gregoriano y serias similitudes. CONTROL V Renacimiento significa renacer de la cultura clásica grecorromana antigua (S.XV). 1. LA ESCUELA FRANCOFLEMENCA En música no hubo un renacimiento propiamente dicho, pues no había ningún ejemplo musical de la época clásica. Se siguieron perfeccionando los logros de la polifonía gótica, principalmente con misas y motetes, que siempre tuvo su referente en la zona norte de Francia y PP.BB. (Borgoña y Flandes), desde los tiempos de la Escuela de Notre Dame. El S. XV lo dominan compositores como el inglés J. Dunstable (1385-1453), afincado en Borgoña, G. Dufay (1400-74) y J. Ockeghem (1420-96) y Josquin Desprez (1440-1521), que fue celebrado por los músicos del Renacimiento como el más grande. Todos compusieron numerosas misas, motetes y canciones polifónicas. 2 ITALIA Y ROMA Los f.flamencos fueron llamados a Italia, donde trabajaron en las cortes de Mantua, Florencia, Ferrara y en la Capilla Papal de Roma. El arte franco-flamenco de Josquin, y Orlando di Lasso fue asimilado y culminado por maestros italianos como G. Palestrina (103 misas y 330 motetes) y C. Monteverdi, ya con estilo propio italiano. 3 ESPAÑA. La corte española también importó artistas y músicos flamencos desde los RR.CC. Las catedrales serían hasta el S. XVIII los centros de formación musical en España. La música religiosa dio varios de los mejores compositores de la época ya mencionados, como C. de Morales (1500-53), con 22 Misas, ochenta Motetes, F. Guerrero (1528-99) autor de un Liver Vesperorum; y 16 Magníficats; y T.L. de Victoria (1548-1611), además de veinte Misas dejó los Oficios de Semana Santa y la mejor Misa de Difuntos hasta el Réquiem de Mozart. LA MÚSICA PROFANA 4 EL MADRIGAL ITALIANO El madrigal era una canción polifónica medieval. No alcanza gran categoría hasta la llegada de maestros flamencos como C. de Rore o J. Arcadelt en ½ S XVI. El madrigal renacentista se compone sobre poemas de grandes poetas como Dante y Petrarca, exigiendo un grupo de cantantes instruidos. El Amor y la Naturaleza eran los contenidos principales. Los maestros italianos siguieron la senda flamenca otra vez, y dejaron los mejores madrigales L. Marenzio y Gesualdo da Venosa. Culminó le época C. Monteverdi (1567-1643). Todos publicaron diversos libros de madrigales, entre los que destaca el quinto de Monteverdi, que es plenamente barroco, al incluir la parte del bajo continuo. 46 El madrigal es el mayor exponente de la música profana renacentista. Las calidades de estas composiciones igualaban a la música religiosa y no están sujetas a los severos juicios eclesiásticos, por lo que experimentarán audacias armónicas que ya no serían superadas. La música vocal del Renacimiento es la mejor de toda la Historia. 5 EL VILLANCICO Y EL ROMANCE EN ESPAÑA En España la música profana era de fuerte arraigo popular. El villancico era una forma popular sin vinculación específica con la Navidad, que alterna un estribillo, la letra y música que se repetía, con las coplas o estrofas de contraste. El romance tiene un contenido poético mayor, pues era una adaptación polifónica de los antiguos romances españoles, que narraban gestas amorosas de caballeros medievales. El compositor más destacado de estas formas fue Juan del Enzina (1468-1519). 6 LA MÚSICA INSTRUMENTAL DEL RENACIMIENTO Adquiere autonomía de la música vocal. Participaba en obras polifónica sustituyendo o doblando voces. En la música de danza era importante. Tuvo un despegue considerable en instrumentos polifónicos, especialmente el órgano, el laúd y la vihuela. En el primero destacó eminentemente el organista español Antonio de Cabezón (1510-66), burgalés y ciego de nacimiento, fue reconocido en toda Europa acompañando al séquito de Felipe II. Inventó la forma Variaciones, que él llamaba diferencias, que consistía en presentar repetidas veces un tema con modificaciones armónicas, rítmicas o melódicas. Esta forma tuvo enorme trascendencia en el futuro en manos de Bach, Mozart, Beethoven, Rachmaninov o Brahms. En Italia Fueron Andrea y Giovanni Gabrieli quienes dejaron abundante producción para este instrumento. En Inglaterra destacó la música para virginal, especie de clavecín pequeño. En Europa se prodigó la música para laúd, mientras en España lo hacía la compuesta para vihuela. 7 VIHUELISTAS ESPAÑOLES El enraizamiento de la guitarra en España tiene hondas huellas desde hace siglos. La guitarra española es la Guitarra, por antonomasia, pero no de define como tal hasta el S.XVIII, teniendo la escuela su base en un instrumento anterior, la vihuela, de fisonomía parecida, pero de un timbre más proximo al laúd, e incluso al arpa. La música para vihuela es la aportación más importante de España a la música renacentista, con una pléyade de notables compositores que dejaron un buen número de métodos de estudio y colecciones de piezas de gran sutilidad, con frecuentes títulos de evocación clásica, como El Parnaso, de Esteban Daza (1500?-76), Silva de Syrenas, de Enríquez de Valderrábano (1500-57) , Orphénica Lyra, de Miguel de Fuenllana (1525-79). A los que hay que sumar a Luys de Milán, Luis de Narváez, Diego pisador y el propio A. de Cabezón. 47 CONTROL VI EL BARROCO 1600-1750 (+ J.S. Bach) Como gótico y medieval, barroco fue otro adjetivo despectivo en principio. Fue otra época gloriosa de la Historia del Arte. Pero a diferencia del Renacimiento, esos años estuvieron marcados por guerras que desangraban Europa, los artistas no tuvieron tanta y tan buena acogida y reflejaron las tensiones de una sociedad exuberante y grandiosa en la Corte, pero doliente y miserable en los ámbitos urbanos. El arte sigue teniendo base clásica, pero sus figuras no representan sosiego, sino acción, movimientos y difíciles equilibrios. La arquitectura quiebra las líneas con entrantes y salientes, se parten los frontones, se retuercen las columnas (salomónicas) y se incrustan relieves que mezclan lo lo lineal y geométrico con figuras en movimiento. El movimiento es la característica más sobresaliente en el arte y en la música, cuyo sostén y motor será el bajo continuo (b.c.) 1. - CARACTERÍSTICAS DEL BARROCO MUSICAL Se impone la música TONAL (con base T. D. y S.) sobre la música modal, con los tonos M. y m. Equilibrio entre la producción musical religiosa y la profana, y entre la música vocal y la instrumental EL BAJO CONTINUO –clave u órgano más cuerda grave*- es la característica principal, imponiendo un ritmo mecánico, imprimiendo movimiento, evitando el estilo “a capella”. El instrumento más representativo es el clavecín y la orquesta más definida es la de cuerda (o de arcos): 5V-I, 3V-II, 2 Vlas, más el bajo continuo: *2 Vchs. , Cbjo. y Clave. La música vocal es narrativa y dramatizada: Ópera (prof.) Oratorio y Cantata (rel). En la música. instrumental se desarrollan la Sonata, la Suite y el Concierto. 2. MUSICA VOCAL Tanto la música religiosa como la profana eran narrativas, se preferían largas historias a poemas breves. Las voces solistas cantaban fundamentalmente de dos modos: Recitativo, o manera de cantar hablando, silábico y con acompañamiento de b.c. para avanzar en la acción; Aria, o canción con acompañada de orquesta, número musical más importante, que detiene la acción para disfrutar de música elaborada, con frecuentes y lucidos melismas. A medio camino entre ambos se sitúa el arioso, menos trascedente. El coro será la voz de la gente congregada. Todo ello fue el soporte musical tanto de la Ópera como de las composiciones religiosas: Oratorio, Cantata y Pasión, que carecen de los complementos detallados en el siguiente párrafo. 3. LA ÓPERA. Es una obra de teatro cantada, a la manera de cómo se imaginaban el teatro griego. Consta de: obertura, pieza orquestal de inicio, actores cantantes, coro y decorados. Pronto se definieron dos tipos de óperas: Ópera Seria, que trata de argumentos mitológicos o históricos relacionados con el pasado clásico. La primera de estas óperas y modelo de las posteriores fue Orfeo, de Monteverdi. Las mejores fueron las de G. F. Händel: Julio César, Agripina y Jerjes. Otros Compositores grandes fueron A. Scarlatti (I), H. Purcell(G.B.) y G. B. Lully (F). Ópera Bufa, o cómica, cuyos argumentos y personajes son extraídos de la vida cotidiana urbana y popular. El prototipo fue “La Serva Padrona”, de Pergolesi. La principal es El B. de Sevilla, de Rossini 4. LA ZARZUELA. Es la versión de la ópera en España. En la Zarzuela (lugar de zarzas) está el palacio de la Casa Real española; con anterioridad, desde el S. XVII, se representaron allí las primeras obras que dieron nombre a nuestro género lírico. La comedia, con contenidos conmovedores de emotividad, es la trama preferente de las zarzuelas, en las que se alternan diálogos con números musicales similares a los operísticos. Se inicia con un preludio, de menor densidad que las oberturas; los diálogos y monólogos, que sustituyen a los aburridos recitativos, tienen más presencia al principio para explicar la trama, con mayor presencia musical en el desarrollo y final. Entre los números musicales más característicos se impondrían, con el tiempo, las romanzas, mazurcas, habaneras y coplas. Pero en los comienzos las obras tienen un perfil difuso, se conocen como óperas y las diversas piezas musicales se denominan tonos. Los textos son escogidos de nuestros grandes dramaturgos, como Calderón de la Barca o Lope de Vega. Entre los compositores de las primitivas óperas destacan Juan Hidalgo (1600-86) y Antonio Literes (1673-1747). Propiamente en la zarzuela figuran Sebastián Durón ((1660-1716) y José de Nebra (1702-68) 48 CONTROL VII MÚSICA INSTRUMENTAL La música instrumental, libre de las limitaciones de los textos, adquiere gran desarrollo y se iguala en importancia a la música vocal. Aparte de las formas improvisatorias, como tocatas, recercares o fantasías, se definieron y desarrollaron tres formas importantes a varios movimientos o partes contrastantes: 1. SUITE. Es una colección o selección de danzas diferentes Rondó, Aria, Badinerie, etc., para un instrumento sólo o para orquesta. Va precedida de una obertura si es obra orquestal, y de un preludio si es solística. De las primeras destacan las cuatro de Bach. Son igualmente importantes las tituladas Música Acuática y Música Fuegos Artificiales, de Händel. 2. SONATA, Música para ser sonada, para solista y b.c ( ). es el comienzo de la música de cámara. Se distinguieron la sonata da camera, cuyas partes eran danzas, y la sonata da chiessa (iglesia), cuyas partes eran movimientos (tempos), allegro, andante, etc., de la que derivó la sonata clásica. Destacaron maestros italianos como A. Corelli y G. Torelli. 3. CONCIERTO. Es cuando la sonata pasa a la orquesta: de solo y b.c. pasa a solo y orquesta. La palabra deriva de concertar, poner de acuerdo. Es la aportación más importante del Barroco a la música instrumental. Es una obra con tres movimientos rápido-lento-rápido (allegro, andante y presto). Para un único solista quedó la voz concierto para … y orq., llegando a Vivaldi a componer más de cuatrocientos, entre ellos las Cuatro Estaciones, que son cuatro conciertos para violín y orquesta. Bach dejó varios para violín, Händel para órgano y Albinoni para oboe especialmente. Para varios solistas se denominó concerto grosso, siendo los más célebres los seis Conciertos de Brandenburgo de Bach y muchos de Händel.. 4. LA GUITARRA Y EL ÓRGANO EN ESPAÑA Durante el Barroco ( ) la vihuela deja paso a la guitarra; los contemporáneos Gaspar Sanz (1640-1710) y Francisco Guerau (1649-17179), sobre todo el primero, compusieron buena parte del repertorio para recitales de guitarristas. En el órgano siguen componiéndose tientos, tocatas, de carácter improvisatorio, y las batallas, tan significativas en España que a los órganos españoles se les distingue por un juego de tubos horizontales dispuestos como armas de artillería, denominada trompetería de batalla Son sobresalientes compositores F. Correa de Arauxo en Sevilla y J.B. cabanilles en Valencia. 49 SEGUNDO TRIMESTRE CONTROL VIII MÚSICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 1. GRABACIONES MUSICALES: Entendemos como grabaciones el almacenamiento de sonidos por medios mecánicos que pueden volver a reproducirlos. La partitura sólo cumple función de almacenamiento. El invento del fonógrafo en l878 (como el de la luz eléctrica pocos años después) se debió al norteamericano T.A. Edison; diez años más tarde E. Berliner el gramófono, el primer tocadiscos. Los primeros discos fueron de pizarra, luego de vinilo. Necesitaban una punta fina de diamante para leer el surco (línea o grama) del disco. El tenor italiano Enrico Caruso (1873-1921) aceptó colaborar con Berliner para promoción del aparato y se convirtió en el músico pionero de la industria discográfica. Elridge Jonson en 1917 le puso motor eléctrico al invento de Berliner y consige lo que conocemos por tocadiscos. Hacia 1930 en estudios radiofónicos de Centro Europa, se inventa la Cinta magnetofónica, que permitía poder borrar lo grabado y acoplarse a la cinta cinematográfica, pasando el cine mudo a la historia. En los años cincuenta del S.XX se inventó el sistema estéreo, con el que se alcanzó un nivel de calidad casi insuperable. No es posible señalar un inventor, dado intervinieron muchos laboratorios. La tecnología láser permitió sustituir la aguja de diamante, (que no podía evitar la suciedad del surco o chocar con los arañazos del disco, reproduciéndolos a modo de ruidos y chisporroteo), por un rayo lector luminoso que atraviesa la placa de plástico que protege la grabación. Hablamos del soporte sonoro CD (compact disc), comercializado desde 1980, un siglo después de las primeras grabaciones. El último gran invento, el lector láser para discos de vinilo, aún vale 10.000 €. Siempre se defendió que la calidad del vinilo era superior al CD, aunque no otras prestaciones y comodidades. 2. LA RADIO. En 1888 el físico alemán H. hertz descubría lo que serían llamadas después ondas radiofónicas. Pero es el italiano G. Marconi quien debe ser considerado el inventor de la radio seis años más tarde. En la década de 1920 empezaron a emitir las primeras emisoras de radiodifusión. El aparato radioreceptor, la radio a secas, resultó desde el principio mucho más barato que el gramófono. La radiodifusión (la Radio) fue el mayor invento para poner la música al alcance de casi todos. Ya no era necesario desplazarse a las salas de conciertos, a menudo en ciudades distantes, para oír una buena orquesta o a un gran intérprete. Todo tipo de música se vio beneficiada porque, como en la ópera y en el cine, la música es como el alma de la radio. Podemos encontrar emisoras especializadas en muchos tipos de música, especialmente moderna, como 40 principales o Cadena Cien, pero también hay emisoras en las que abunda el flamenco, canciones para los más mayores, etc. En España hay una cadena de RNE dedicada a la música clásica: Radio Clásica (antes Radio 2) en 93.7 FM. Grandes emisoras de radiodifusión como BBC, RTVF, RTVE, y NBC, tienen su propia y prestigiosa orquesta sinfónica. 3. LA RADIO Y LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA. Las pruebas de sonido que se hicieron en los centros de radiodifusión desentrañaron de los aparatos electrónicos una infinidad de sonidos nuevos, productos de malos contactos, interferencias, ecos, etc., que poco a poco fueron aislados y codificados. Pronto atrajo la atención de compositores de vanguardia que introducían el ruido en las composiciones. El ruido de unas palmadas evocaban la imagen de dos manos; el de un frenazo evocaba una composición en la calle con coches, claxon, peatones, etc. Esta forma de atraer la imagen real mediante sonidos se le llamaría Música Concreta, con los compositores franceses P. Schaeffer y P. Henry, con creaciones tan concretas como los sonidos, como las de este último Sinfonía para una puerta y un suspiro. Esta música debía grabarse, depeniendo de la tecnología electrónica. La Música Electroacústica se sirvió de sonidos y ruidos naturales tratándolos y/o mezclándolos con los desarrollados en los estudios de radio, que empezaron a usarse como auténticos laboratorios de sonido. Resultó la vertiente más productiva y de mejor futuro, agrupando importantes nombres, como E. Varèse,B. Maderna y L. Berio 50 El músico alemán Kh. Stockhausen es el autor de Gesange Juglinge (Canto de los adolescentes) se especializó en una variante que sólo empleaba sonidos electrónicos, determinando un tipo de música llamada Música Electrónica. El espacio que ocupan en la historia de la música es ambiguo, poco definido y ampliamente experimental. Por lo general atendieron los compositores mencionados otros campos más ortodoxos, pues no es fácil atraer al público con indeterminaciones constantes. Una gran deuda con estos extraños artistas son los instrumentos electrónicos, como guitarras, órganos, amplificadores, etc., y el más completo de todos: el sintetizador, que ofrece un enorme variedad de sonidos y ruidos codificados y susceptibles de mezclarse para crear una infinidad más de timbres. 4. LA TELEVISIÓN Las primeras emisiones de televisión comenzaron en Berlín a principios de la década de 1930, siendo los Juegos olímpicos de esa ciudad, en 1934, los primeros que se televisaron Pero al revés que la radio, no se popularizó hasta pasados muchos años, concretamente en los años sesenta aquí, en España. En lo que a la música se refiere no supuso gran avance, de manera que no es un competidor de la radio. Para lo que sí sirvió fue para promocionar la imagen de los cantantes, difundir tanto sus video-clips como sus excentricidades y hacer vivir del cuento a tantos que ya ni cantan ni nada. El nivel de calidad de los programas de televisión es tan penoso que, músicos y cantantes de gran nivel, empiezan a no querer aparecer en televisión, por no desprestigiarse. En lo que a música clásica se refiere, se pueden ver conciertos retransmitidos en diferido por La 2 de TVE los sábados o domingos a las ocho o las nueve de la mañana. En las emisiones en TDT, en el canal VEO emiten buenas grabaciones de conciertos los sábados a las 13 h, y ópera los domingos a la misma hora 4. EL CINE. Es un invento en el que participan Edison (la cámara de cine) y los hermanos Lumière (el proyector). Posiblemente la mejor música que se crea y se oye hoy en día proviene del cine. Durante el primer cuarto del S.XX, las películas eran mudas. En las salas de proyección se amenizaban con la ayuda de un pianista o un grupo reducido de músicos, que tocaba en directo atentos a las secuencias. Con la película El cantante de jazz, en 1927, nace el cine sonoro. Pronto se vio que se necesitaban fondos musicales de calidad, recurriéndose al principio a páginas escogidas del repertorio clásico. Pero, como en las óperas de los grandes románticos, como Wagner, Verdi o Puccini, se vio pronto la necesidad de una música inspirada por el propio guión, por sus personajes y sus escenas. Los directores de cine recurrieron a compositores vivos y famosos, como Prokofiev o Honneger para encargarle trabajos específicos. Pero el cine necesitaba de nuevos artistas y fue surgiendo la figura del compositor de bandas sonoras (música de cine). Se denomina banda sonora a uno de los dos extremos del celuloide (lo película) que llevan grabados sonidos (en cinta magnetofónica), con la música y los efectos sonoros. En la otra banda se graba la voz, y puede borrarse para introducir los doblajes. 5. GRANDES COMPOSITORES DE CINE. Los compositores de bandas sonoras son estrechos colaboradores de los directores: como los realizadores, cámaras y actores, recibe una copia del guión e instrucciones para la música que se requiere. La banda sonora premiada con algún oscar en Hollywood, Berlín o Cannes, es un aval importante para la promoción de las películas. Los autores más reconocidos deben la fama a su talento y a haber participado en grandes películas, como por ejemplo: Max Steiner en Lo que el viento se llevó o Casablanca; Henry Mancini en Desayuno con diamantes y La pantera rosa; Ennio Morricone en La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo y La misión. En los filmes de carácter dramático, histórico, romántico, etc, tómense algunos ejemplos de la selección que se presenta en página anterior. En el llamado cine de acción, con J. Williams a la cabeza en títulos como E.T., P. Jurásico, Indiana Johns o Tiburón, deben mencionarse a Danny Elfman en Batman y Spiderman, Hans Zimmer en Gladiador, Brad Fied en Terminador; Alan Silvestri en Regreso al Futuro; James Horner en Troya y Howard Shore en la saga de El S. de los Anillos. 51 CONTROL IX ORIGEN DE LA MÚSICA MODERNA: EL JAZZ 1. EL JAZZ, INTRODUCCIÓN. Al finalizar la guerra de Secesión (separación) norteamericana (1861-65) entre los estados del norte y del sur (esclavistas), muchos negros liberados, que habían tocado en las bandas militares,. disueltas del ejército vencido, inventaron el Jazz. Ensayaron toques de marchas con los ritmos de las canciones de trabajo, work-songs, que tenían una acentuación musical inversa a toda la música occidental. Los últimos reductos de la resistencia sudista quedaron muy al sur, adonde fueron refugiándose los que huían del avance nordista. Se llevaron consigo a sus esclavos, que finalmente obtuvieron la libertad en Nueva Orleáns, la ciudad más al sur y mejor comunicada con el interior, ya que el río Mississipi y el gran afluente, el Missouri, son grandes y navegables. Si N. Orleáns fue la primera ciudad del Jazz, Chicago lo fue en segundo lugar, tal vez por las fuertes reacciones racistas de después de la guerra, muchos negros huyeron lo más lejos posible, río arriba a miles de kilómetros. 2. EL BLUE. En un principio hay que rastrear esta música de origen africano en plena época de esclavitud. La religión cristiana, a la que fueron obligados a abrazar, les dio un consuelo entrañable, sorprendiendo a no pocos que los esclavos fueran mejores cristianos que quienes se consideraban superiores. El Blue es un tipo de canción en el que los esclavos negros expresaban, en la intimidad, el lamento de su condición, pero también la resignación y un punto de esperanza. Cuando se acompañó de instrumentos que además potenciaban sus ritmos, iba a convertirse en la base de la música moderna: el rhithm and blues. Son excepcionales las cantantes de blues Bessie Smith y Billie Holiday. 3. LOS WORK-SONGS. En el campo abierto de las grandes plantaciones, donde era explotada la buena resistencia del africano al calor y al sol, se genera buena parte del impulso rítmico y vital que caracterizaría a la música moderna, en la que el elemento rítmico cuaja en el más complejo aparato de percusión, que llamamos batería, sin la cual la música pop es impensable Los work-songs eran canciones adaptadas al trabajo de la siembra y la siega, con un tiempo de compás largo y arriba (levantamiento de la hoz) y otro breve y abajo de corte. Los movimientos tenían más de lateralidad que de verticalidad, estableciendo desde pronto lo que iba a ser la constante de los bailes modernos. 4. EL RAGTIME. Es una de las modalidades más antiguas y notables. Se manifiesta en piezas para piano con ritmos acusados y sorpresivos. Literalmente significa ritmo (o tiempo) despedazado. Su mayor exponente fue Scott Joplin (1868-1917), autor de títulos tan exitosos como The enterteiner y Maple leaf ragtime, recurridos con frecuencia en el cine, como la película El Golpe, protagonizada por R. Redford y P. Newman. 5. NUEVA ORLEANS Y CHICAGO (AÑOS 20). En Nueva Orleans se empezó a difundir esta música ante el público, creándose allí las Big Band Jazz, orquestas formadas de viento y percusión, a las que se añadió pronto el piano. La primera fue la Diexiland Jazz Band, con clarinete, trompeta, trombón, batería (creación de ellos) y piano. Buscando mejor fortuna en ciudades más ricas, los músicos de jazz remontaron el Mississipi y triunfaron en Chicago, donde se consagraron nombres tan importantes como la propia Diexilan, “King” Oliver y Louis Armstrong (cantante y trompetista). 6. EL SWING (AÑOS 30 Y 40). El éxito del jazz implicó al público con el swing, cuyo significado –balanceo-, describe un baile libre, de movimientos laterales, que enganchó a la juventud hasta hoy. Sin duda los más afamados músicos de swing fueron el trombonista Glenn Miller, el clarinetista Benny Goodman y el vibrafonista Lionel Hampton Otros nombres importantes fueron el pianista Duke Ellintong, el jazzista más puro, y George Gershwin 1898-1937, que adaptó el jazz a formas clásicas, con la Rapsodia in Blue , concierto para piano y orquesta, y la ópera Porgy and Bess. 52 CONTROL IX 2ª PARTE EL DESPEGUE DE LA MÚSICA MODERNA, O POP. 1 EL ROCK & ROLL (AÑOS 50). Mientras el público del swing se hacía viejo, en los años cincuenta surge un fenómeno nuevo, el R.& R., vocablo que empleó el locutor Alan Freed, de Cleveland (USA), para denominar los ritmos marcados que aparecían en aquella época. La primera canción que inicia este estilo fue Rock around the clock, de Bill Haley and His Comet. Los primeros triunfadores del R&R. fueron Chuck Berry y, sobre todo, Elvis Presley (1935-77) que con canciones de gran calidad y un baile provocativo en el escenario, disparó el fenómeno fans. Las/os fans de Elvis le doraron como a un dios. Protagonizó muchas películas de temática juvenil. 2 EL POP ROCK. (AÑOS 60). En esta década grupos ingleses se van a alzar a la cabeza de la música moderna, con un conjunto único, The Beatles, que moderaron los ritmos frenéticos y crearon temas fáciles y pegadizos y buenos arreglos musicales. Desde 1965 a 1970, año en el que se disolvieron, no dejaron de tener varios títulos a la cabeza de las super ventas, como Help!, Yesterday, Hey Jude o Let it be. Sus componentes: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Star , sobre todo el primero, hicieron por su cuenta algunas muy buenas canciones. Siempre se consideró a Lennon el mas carismático e influyente del grupo, pero la mayoría de títulos exitosos, como los ya nombrados y Eleanor Rugby, Penny Lane o Michèle, aunque firmados Lennon/McCarteny, eran del segundo El grupo gran competidor de ellos fue The Rolling Stones, que con su líder Mick Jagger, aún llenan estadios cuando no suspenden la actuación. Su canción I can´t get no satisfaction, les lanzó a un lugar de privilegio. 3 EL ROCK SINFÓNICO Los Beatles decidieron en 1967 suprimir las actuaciones en directo –el griterío impedía oir la música-, y dedicarse a grabar las canciones que iban creando. El ejemplo no cundió mucho y las actuaciones de otros siguieron adelante, pero las grabaciones aparecen con magistrales arreglos en el caso de Simon & Garfunkel, Moddi Blues, Beach Boys y otros Pero esta decisión les llevó a contar con músicos profesionales, orquestas importantes y con George Martin, arreglista y manager, conocido como el quinto beatle. Se iniciaba una era de grabaciones de grandes acabados, con frecuente arropamiento instrumental, que arrastrarían a los mejores autores a inmortalizar temas que, en directo con sólo guitarras y batería, no habrían prosperado como lo hicieron. La frecuente inclusión de orquestas atrajo el adjetivo sinfónico. Incluimos en este sentido gran parte de los títulos de la selección presentada en este temario, a la que hay que añadir nombres propios importantes, como Pink Floyd, Camel, Mike Oldfield Dire Strite o Alan Parsons. Este último había trabajado como técnico en los estudios Abbey Road, interviniendo en el disco de los Beatles del mismo nombre y en el Let it be, así como en producciones de Pink Floyd. 53 CONTROL X ESPAÑA EN LOS “60” LA DÉCADA PRODIGIOSA España consiguió un despegue económico importante en los sesenta. Muchas familias humildes empezaban a disfrutar de coche propio gracias al seiscientos, que lanzó a muchos a veranear en colonias costeras cercanas. Marbella, Torremolinos o Benidorm, ganaban fama internacional; otras muchas localidades, cada vez más animadas y que pedían aun más animación. Se reclamó pronto la presencia de cantantes en fiestas locales. Atraer turista de fuera y dentro de España promocionó festivales de la canción. La competencia crecía y el talento se multiplicaba, quedando de todo ello una cantidad importante de grandes y logradas canciones que pueden, cuarenta años después, salir al mercado y a las ondas. La gran demanda veraniega de actuaciones propició que no pocos artistas murieran en accidentes de tráfico. 1. DÚO DINÁMICO RAMÓN DE LA CALVA Y MANOLO ARCUSA. Hacia 1965 mientras se expandía el fenómeno Vétales, en España se abría paso a las canciones inglesas, pero nunca desbancaron a los cantantes nacionales; desde hacía años, en 1958, el Dúo Dinámico había reproducido el fenómeno fans en España, fenómeno latente en todo el mundo: Elvis y Los Platters en EE.UU, Cliff Richard en el Reino Unido o G. Cincuetti en Italia. El Dúo Dinámico causa gran sensación entre las chicas más jóvenes; sus canciones gustan a todo el mundo latino. La canción "Quince años tiene mi amor"(1960) tiene un éxito arrollador. Ocupan los primeros lugares de las listas de éxito con cada canción que graban. El Dúo se hace imprescindible en los festivales de la canción que se prodigan por toda España, ganando el Festival de la Canción del Mediterráneo en Barcelona con "Como ayer" (1963). el Festival de la Costa Verde con "Somos jóvenes” y segundos premios en el Festival de Benidorm con "Quisiera ser". El broche final lo consiguen como autores, ganando por primera vez para España el Festival de Eurovisón en 1968, con "La la la", cantada por Massiel. Esta canción es una de las mejores de Eurovisión de todos los tiempos. Una fugaz reaparición en los “80” con Tú vacilándome, fiel al sonido y estilo de antaño, alcanzó el éxito y el reconocimiento de que, en su día, no los alzó la moda, sino la calidad. 2. LOS BRINCOS Los Brincos fueron el grupo más personal e influyente del pop español de los 60. Aunque tomaron como modelo de referencia a The Beatles, a los que superaban en ventas en España. Desde un principio acertaron a crear un estilo propio, impregnado de sabor español tanto estética como musicalmente: su imagen de marca les mostraba vestidos con capas negras, y su primer gran éxito fue Flamenco. Además, Los Brincos interpretaban sus propias composiciones, y no versiones de éxitos extranjeros como era práctica común (Los Ángeles, Los Mustang…). Todo ello, unido a la calidad de unas canciones de estribillos pegadizos y cuidadas armonías vocales. La formación estaba compuesta por Juan Pardo, Fernando Arbex (los dos principales motores creativos), Antonio Morales "Júnior" y Manolo González. Entre 1964 y 1966 publicaron dos elepés e innumerables singles de éxito, como Un sorbito de champagne o A mí con ésas. Tras la expulsión del conjunto de Juan Pardo y Junior, los éxitos siguieron sucediéndose con títulos como Lola, o Nadie te quiere ya y Mejor (su éxito más sobresaliente), pero su cuarto álbum, Mundo, demonio y carne (1970) supuso un fracaso que condujo finalmente a la disolución de un grupo único. 3. LOS BRAVOS Mientras Los Brincos suponían una seria competencia para los Beatles en España, los Bravos irrumpieron con notable éxito en el extranjero, especialmente en Inglaterra, En la etapa de oro de la historia mundial del pop-rock – Bee Gees, Beach Boys, Simon & Garfunkel, etc.-, pocas bandas no anglosajonas podían competir comercialmente con los ilustres nombres que poblaban las listas inglesas y americanas. Los Bravos fue la única formación española que lo hizo, convirtiéndose en el conjunto hispano de mayor éxito internacional de los sesenta. El quinteto se formó con: Michael. V. Kogel "Mike" (Berlín,1944), solista conocido después como M Kennedy. Antonio Martínez "Tony" (Madrid, 1944), guitarra solista. Manuel Fernández ,(Sevilla 1942), al órgano, Miguel Vicents,(La Coruña, 1943), guitarra baja Pablo Sanheli (Barcelona,1943), batería. Tras el suicidio de Manolo Fernández al morir su mujer en accidente, en 1967, entraron en declive. En su formación clásica tuvieron cinco números 1: "La parada del autobús", "Black is Black", "La moto", "Los chicos con las chicas", "Bring a little lovin". Grabaron dos películas muy pop, "Los chicos con las chicas" y "Bring a little lovin". Black is Black, subió al número 2 de las listas anglosajonas y americanas. Ningún grupo español ha llegado tan lejos como ellos. 54 LOS ÁNGELES Fueron uno de los grandes grupos españoles de los años sesenta. Venían de Granada y aportaban elementos nuevos al pop español y las mejores armonías vocales. Dejaron excelentes canciones propias e hicieron las mejores adaptaciones vocales en español de éxitos de diversos géneros y procedencias. Para los aficionados españoles de la época "Mañana Mañana” o "98.6" Con Rafael Trabucchelli como productor y arreglista, crearon las canciones" Mónica" o "Créeme". En 1976 un tremendo accidente de tráfico acabó con la vida de dos de sus principales componentes. Fué el final para el grupo que con tanto entusiasmo se sumaron al pop español de la llamada década prodigiosa. FÓRMULA V Fórmula V fueron los más clásicos de la canción veraniega de finales de los sesenta. Descubiertos por Maryní Callejo, la excelente cazatalentos que también había lanzado a la fama a los Brincos, debutaron en una discoteca madrileña en enero del 68. Su segundo single "La playa, el sol, el mar, el cielo y tú" era casi una reclamación musical de principios de las vacaciones y amor. Del 68 al 71 estuvieron realmente inspirados: Tengo tu amor(68), Cuéntame(69), Cenienta(69). Eran comerciales sin resultar vulgares. Luego conforme pasaban los primeros 70, se decantaron por una fórmula más simplona para crear éxitos de verano, como hicieron otro grupo coetáneo, Los Diablos, autores de títulos como Eva María y Un Rayo de Sol. OTROS JUAN Y JUNIOR Expulsados de los Brincos en1967. Iniciaron una aventura como dúo tan fructífera como Breve, sólo seis canciones, entre las que descollaron Anduriña, y En San Juan. Tras poco tiempo de colaboración decidieron no continuar: Juan Pardo se mantuvo muchos años como uno de los mejores compositores de canciones españoles, mientras que Junior se centró en cuidar la carrera de su mujer, Rocío Dúrcal. LOS PEKENIKES, LOS RELÁMPAGOS Y OTROS. Destacaron por producciones instrumentales, originales en el caso de Pekenikes, su primer gran álbum instrumental data del año 1966 y en él se recogen grandes éxitos como "Lady Pepa" o "Hilo de Seda" y "Embustero y Bailarín" un año después. Los Relámpagos hicieron adaptaciones a instrumentos modernos de temas populares o clásicos, como la Danza del Fuego o Alborada Gallega. Otros grupos de interés fueron Los Canarios, con Ponte de rodillas, Los Pops-Tops con Mamy Blu, Los Pasos, con su éxito La Primavera y Los Módulos con Todo tiene su fin. Uno de tantos malogrados cantantes, Nino Bravo, pueda que haya sido la mejor voz del pop español, con emblemáticas canciones como Libre, América o Noelia. Voces notables fueron también Karina con Las Flechas del Amor, El Baúl de los Recuerdos o Fiesta. Así como Camilo Sesto con Algo de mí. Sobrevivieron al declive de la “Década” con largo recorrido cantantes como el roquero Miguel Ríos autor de Vuelvo a Granada o En el Río Aquel, o el clásico Julio Iglesias. 55 1. EL FLAMENCO . Tema de introducción, no sometido a control escrito. (Etim: ave zancuda; Flandes…incierta) Que el flamenco sea un arte de reconocimiento universal se debe a que una parte importante del mismo alcanza cotas de expresión altamente dramáticas. Puede que no se entienda el texto, pero sí el dolor, el lamento, común a dramas y tragedias de nuestra cultura, que siempre cautivaron al público. Cuando el cante expresa alegría, ésta es contagiosa, animando a los presentes al palmeo y al jaleo. El flamenco se nutre y renueva desde el entorno familiar y local, en el que los niños, futuros artistas, crecen en medio de bailes y cantes que acaban asimilando como se hace con el propio idioma. El fuerte apego a sus tradiciones en las familias gitanas ha sido y sigue siendo el vivero más fecundo de este arte. La gran mayoría de grandes cantaores y guitarristas flamencos son gitanos. EL MODO FRIGIO o de MI Las notas de la voz flamenca se mueven en el 2º modo gregoriano (teclas blancas de Mi a Mi), de sonoridad menor y especialmente sombrío, pero al que la guitarra suele replicar con acorde o arpegio mayor, dando aire al cantaó(r) para cada nuevo arranque. 2. LA LETRA El flamenco arranca del cante a viva voz, al que se le sumará la guitarra, toque, como complemento perfecto de personalidad propia. Incluye el cante unos contenidos poéticos profundos y agudos, breves estrofas de valor proverbial, sentencias y metáforas que definen a la perfección instantes o hechos que quedan marcados para toda la vida: …diciendo que era mi amigo nunca andó con la verdad, yo prefiero al enemigo cuando la cara me da. Demuestra tu alegría por más que por dentro llores, que nunca de ti se ría. Me tienes mortificao, de un martirio no he salío cuando hay otro preparao (anónimo 3. EL BAILE El baile que se desprende del flamenco es enormemente intuitivo y libre, implica a todo movimiento corporal: cabeza, hombros, brazos, manos, dedos, caderas, piernas y pies; e incluso gesto en las mujeres y sombrero en los hombres; el zapateado o taconeo es toda una especialidad. Cada baile está vinculado y depende del palo que suene. Las sevillanas, al exigir pareja y parejas de baile, con secuencias de cuatro cantes y ritmo ternario, requiere pasos medidos y ordenados. El ritmo ternario, predominante en todo el flamenco. 4. CLASIFICACIÓN DEL CANTE FLAMENCO Cada tipo de cante se llama palo flamenco. De los grandes cantaores se dice que dominan todos los palos. Pero sobresale, entre otras clasificaciones el llamado cante grande o hondo (con hache aspirada). De este modo la clasificación propuesta, en primer lugar, distinguirá entre el Cante Hondo (Jondo) o Cante Grande y otros cantes. Palos del Cante Hondo: - Seguiriyas (de seguidillas). De profunda vinculación con el mundo gitano, “es el cante de expresión más sentimental, triste y profunda, de todo el cante flamenco” (M. García Matos 1912-74). Sus ritmos son tan difíciles de sistematizar como en el canto gregoriano. - Soleá, soleares (de soledad). Es considerada y reconocida como genuino estilo original, raíz de los demás cantes. - Polos, Cañas, Malagueñas, Granaínas, Medias Granaínas, Peteneras, Carceleras, Mineras, Martinetes, Serranas, etc. 56 5. CLASIFICAIÓN SEGÚN GÉNEROS Y ESTILOS Cantes con guitarra característicos: Seguiriyas, Soleares, Cañas, Polo, Alegrías, Bulerías, Mirabrás, Tientos y Soleariyas. Cantes con guitarra medidos: Peteneras, Vito, Olé, Jaleo, Sevillanas, Boleras, Rocieras, Zambra y farrucas. Cantes a sola voz Martinetes (de fragua), Carceleras, Deblas, Nanas y Saetas. Fandangos: Fandangos, Fandanguillos, Verdiales , Jaberas, Rondeñas, Malagueñas, Granaínas y Medias Granaínas. Cantes de levante: Tarantas, Cante de las Minas, Cartageneras y Murcianas. 6. ARTISTAS SOBRESALIENTES Maestros del Cante: Antonio Mairena (1909-83) D.Antº Chacón (1869-1929 Manolo Caracol (1909-73) Niña los Peines (1890-1969) Otros: Calixto Sánchez (1947) Carmen Linares (1951) Duquende (1965) El Chocolate (1930-2005) Camarón d la Isla (1950-92) José Meneses (1942) Tomasa la Macanita (1968) Enrique el Cojo (1912-85) La Argentinita (1895-1945) Mario Maya (1937-2008) Carmen Amaya (1913-63 Pastora Imperio (1889-1979) Rafael el Negro (1932-2010) Otros: Manuela Vargas (1937-1007) Maria Pagés (1963) Manuela Carrasco (1954) Matilde Coral (1935) Maestros de la Guitarra: Sabicas (1912-90) Melchor de Marchena(190780) Niño de Ricardo (1904-72) Ramón Montoya (1880-1949) Otros: Enrique de Melchor (1951) Juan Habichuela (1933) Tomatito (1958) Paco Cepero (1942) Paco de Lucia (1947) Manolo Sanlucar (1943) Maestros del Baile: Antonio (1921-96) Cristina Hoyos (1946) 57 TERCER TRIMESTRE CONTROL XI EL CLASICISMO 1. EL CLASICISMO 1750 +Bach-1827 + Beethoven. Es el neoclasicismo en Arte. El cansancio de la gran variedad de formas, estilos y adornos del Barroco, se despejó volviendo a rescatar los elementos clásicos en estado puro, desapareciendo los adornos en columnas y frontones, volviendo las figura al reposo y a la desnudez en pintura y escultura. En definitiva se buscaba la pureza de las líneas y el dibujo (perfiles). En música la línea es la melodía, fácil e inspirada. Conocemos más melodías de Mozart que de ningún otro gran compositor. 2. - - - CARACTERÍSTICAS DEL CLASICISMO Se imponen la música profana sobre la religiosa, la instrumental sobre la vocal y el piano (pianoforte) sobre el clave. Desaparece el b.c. La orquesta se asienta sobre la cuerda –12V-I, 10V-II, 8Vl, 6Vch, 4 Cb,- y parejas de viento –fls. Obs. Cls. Fgts. Tpas. y Tptas, más otra de timbales. La música instrumental adopta globalmente la FORMA DE SONATA, 4 movs.: Allegro-AdagioMinueto-Allegro, ( sonatas, tríos, cuartetos... y sinfonías), el 1º con la estructura: Exposición (: )Desarrollo-Reexposición. Beethoven concluye el período estableciendo las pautas del Romanticismo, desde el intimismo de la sonata “Claro de Luna” a las desafiantes sonoridades de sus nueve sinfonías. 3. F.J. HAYDN (1732-1809). Fue quien asentó la sonata en una estructura con cuatro movimientos: allegro, adagio, minueto y allegro, a lo largo de 78 cuartetos de cuerda (2 V., Vla, Vch.) y 104 sinfonías. La estructura serviría para todo tipo de composiciones solísticas o de grupos, de manera que un trío, un cuarteto o una sinfonía son, técnicamente, sonatas para: tres instrumentos, para cuatro o para orquesta, respectivamente. Esta es la estructura en síntesis de una sonata, sinfonía, cuarteto, etc. Introducción lenta y solemne (opcional) I Mov. Allegro . 1ª Sección EXPOSICIÓN. - Tema A, principal - Puente modulante* enérgico. - Tema B, en otra tonalidad (altura. - Repetición íntegra 2ª Sección DESARROLLO - Motivos principales sometidos a muchos cambios 3ª Sección REEXPOSICIÓN - Tema A, en la tonalidad inicial - Puente incompleto, poco enérgico**. - Tema B, también en la tonalidad inicial. ** 4ª Sección CODA: fragmentos finales de carácter conclusivo II Mov. Andante. o Adagio. Alternancia indefinida de dos temas; también es frecuente que tenga un solo tema en forma de Tema con Variaciones (A. de C.) III Minueto o Scherzo desde Beethoven Movimiento rítmico, descargado de emociones y tensiones. IV. Allegro En forma sonata como el primer movimiento, o en forma Rondó: A-B-A-C-A-B-ACODA. Esta forma es propia de finales de conciertos para solo y orquesta. * Modular es un procedimiento para cambiar de tonalidad* **Al no haber cambio de tono, no hay modulación 58 4. EL CLASICISMO ESPAÑOL A. Los españoles De importancia similar a los compositores barrocos Sanz y Guerau para el repertorio guitarrístico, son en un Clasicismo tardío, Fernando Sor (1778-1839) compositor también de obras escénicas como ballets, ópera y música sinfónica y Dionisio Aguado (1784-1849) más centrado en la propia guitarra. El órgano es un instrumento de corta relevancia en esta época incluso en Europa. Maestros organistas como Antonio Soler (1729-83), conocido como el Padre Soler, y Mateo Albéniz (17551831), tienden a difundir su obra para clave. El pianoforte aun tardaría en desarrollarse aquí. B. Los italianos La dinastía borbónica, reinante en España desde 1700, con fuertes posesiones en Italia, importó maestros italianos como Doménico Scarlatti y Luigi Boccherini que introdujeron en España la música orquestal y la música de cámara para arcos. El único compositor español de talla europea fue el malogrado J. Crisóstomo Arriaga (180626), que legó una importante sinfonía, en Re m, y tres notables cuartetos que no desentonarían en la obra de Haydn. Estas obras las compuso mientras estudiaba en París, reflejando los estilos de los maestros vieneses ( ). De no haber muerto tan prematuramente podría haber sacado a España de su aislamiento y declive musical cien años antes. 5. W. A. MOZART (1756-91) y L. v. BEETHOVEN (1770-1827) Fue el mejor compositor de música instrumental y de ópera, Escribió 27 conciertos para piano y orquesta, 41 sinfonías, veinte sonatas para piano y abundantes tríos y cuartetos. De sus óperas destacan Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni y La Flauta Mágica. Murió dejando inconcluso el Réquiem, su obra más emotiva y romántica. Siempre creyó que aquel encargo provenía del más allá y que iba a ser para su propio funeral. Pero no tuvo funeral. Beethoven es el compositor más trascendental de la historia. Sus 9 sinfonías y 5 conciertos para piano, sólo fueron igualados en proporciones medio siglo después su muerte, pero no en calidad. Lo mismo ocurre con sus 32 sonatas y 17 cuartetos. Se le debe estudiar como clásico y romántico a la vez. Fue contemporáneo del general Napoleón, el pintor F. Goya y del Almirante Nelson., logró lo que Mozart no obtuvo nunca: el respeto y la admiración a su persona, lo que se evidenció en el funeral de Beethoven, al que asistió toda Viena. Al de Mozart no fue nadie. 59 CONTROL XI (sólo lectura e ilustración) EL ROMANTICISMO 1. CARACTERÍSTICAS DEL ROMANTICISMO - La música para piano es la más difundida y fundamental, Los compositores dotan a sus obras de títulos poéticos libres ( ), o genéricos: Impromptus, Nocturnos, Preludios, Fantasías, Baladas, etc. - En las etapas de madurez se vuelven a las formas clásicas (FF.SS: sonatas, cuartetos, sinfonías). - En las óperas de Wagner y Verdi, y en las sinfonías de Bruckner y Mahler y en lospoemas sinfónicos de . R. Strauss, se emplean orquestas de cien músicos, y se duplican las duraciones habituales. Franz Liszt crea el Poema Sinfónico, de estructura libre, como alternativa a la sinfonía (en f. de sonata). - Surge el Nacionalismo musical (Rimsky, Falla, Sibelius...), que eleva los ritmos y melodías populares a las obras clásicas. 2. LOS PIANISTAS DE LA PRIMERA GENERACIÓN F. Schubert (1797-1728). Inició con fuerza la tradición del Lied (canción en alemán), componiendo más de seiscientos. En la Música instrumental experimentó con grandes sonatas, cuartetos y nueve sinfonías. De sus piezas breves destacan dos colecciones impromptus. F. Mendelssohn (1809-47). Buscó el efecto de la poesía en el piano solo, distinguiéndose sus colecciones de Romanzas sin Palabras. En sus sonatas y música de cámara, obtiene resultados muy desiguales, con obras maestras como la Sinfonía Italiana (4ª) y el concierto para violín. Es autor de la marcha nupcial más célebre. F. Chopin (1810-49). Compuso casi exclusivamente para piano, para el que escribió dos conciertos. Dejó en colecciones de cuatro scherzos, baladas e impromptus. Es el gran héroe nacional polaco y el compositor de mejor inspiración del Romanticismo. La marcha fúnebre de su segunda sonata, es la más interpretada de las que existen. R. Schumann (1810-56). Compuso colecciones de piezas muy breves: Papillons, Carnaval y Escenas de Niño (Täumerei), Su inspiración es de gran nivel. También dejó el mejor de los quintetos con piano y los lieder más interpretados, un gran concierto y cuatro importantes sinfonías. F. Liszt (1811-86). También hizo colecciones de piezas cada una con su título, con clara intención descriptiva, como Armonías Poéticas y Religiosas, Años de Peregrinaje (Juegos de Agua) y de enormes dificultades técnicas. Sondeó la inspiración infernal en su Sinfonía Dante, la diabólica en el Vals Mephisto y la muerte en Totentanz 3. LOS SINFONISTAS DE LA SEGUNDA GENERACIÓN C. Franck (1822-90). Este compositor belga, optimista y poco prolífico, revitaliza la música para órgano. En las formas clásicas sólo hizo una sinfonía, una sonata para violín y piano, un cuarteto de cuerda y un quinteto con piano, pero todas obras maestras. J. Brahms (1833-97). Tardó mucho en componer su primera de cuatro sinfonías, todas de máximo nivel y las mejores desde Beethoven, al igual que sus dos conciertos para piano y su concierto para violín, grandes en proporciones y densidad. Muy autocrítico y de mal carácter, quemó parte de sus obras por no considerarlas lo suficientemente buenas. P.I. Tchaikovsky (1840-93). Sólo las tres últimas de sus seis sinfonías son realmente importantes. Su primer concierto para piano es el más célebre de la historia. Entre sus obras maestras figuran los mejores ballets: La Bella Durmiente, Cascanueces y El Lago de los Cisnes. También compuso importantes poemas sinfónicos, como Romeo y Julieta y Francesca da Rímini, así como la Obertura Solemne 1812, en honor de la victoria rusa sobre Napoleón. A. Bruckner (1824-96). Algunos lo consideran el músico más grande de la historia. Sus nueve sinfonías son colosales en sonoridad y duración, comparadas merecidamente en su grandeza con las catedrales góticas y en su potencia con los tronantes órganos de sus interiores, instrumentos del que él era gran maestro. 60 CONTROL XII 1. EL NACIONALISMO En la primera mitad del S XIX, las polonesas de F. Chopin y las rapsodias húngaras de F. Liszt abrieron una fuente de inspiración en la música popular de cada país. Checoslovaquia, Hungría, Rusia, Noruega y España, países con fuerte tradición y colorido folclórico, aportaron excelentes obras, principalmente escénicas. Cabe citar entre las óperas El Principe Igor , de A. Borodin, entre los rusos; La Novia Vendida del checo Bedrich Smetana; Peer Gynt, del noruego E. Grieg; La Vida Breve de M. de Falla. Y en EE.UU Porgy and Bess, de G. Gershwin. En el ballet el propio Falla (1876-1946) aportó dos excelentes títulos: El Sombrero de Tres Picos y El Amor Brujo; del ruso I. Strawinsky (1882-1971) destacaron La Consagración de la Primavera, El Pájaro de Fuego y Petrouchka. 2. EL NACIONALISMO ESPAÑOL En la música instrumental ninguna tiene la riqueza e inspiración de la música española, como en la Suite Española y la Suite Ibérica, ambas de piezas breves de I. Albéniz (1860-1909); en las Danzas Españolas y Goyescas, de E. Granados (1867-1916) o en Concierto de Aranjuez de J. Rodrigo (1901-99). El atractivo de la música española atrajo a muchos compositores europeos, a los que inspiró obras caracterizadas por la brillantez, el colorido algo chillón y poca profundidad, como la Rapsodia Española de F. Liszt; la Jota Aragonesa (Obertura Española) del ruso M. Glinka; Capricho Español del también ruso N. Rimsky-Korsakov; la rapsodia España E. Chabrier, el Bolero de M. Ravel y La Puerta del Vino de C. Debussy, los tres franceses. Este último comprendió que las obras hispanistas transpiraban superficialidad, por lo que aconsejó en París al gaditano Falla y al sevillano J. Turina (1882-1949), que volviesen a España para estudiar la riqueza de nuestra música popular e impregnarse de ella. A Falla pertenece Noches en los jardines de España, para piano y orquesta, y la Fantasía Bética, dedicada al pianista A. Rubinstein; Turina aportó los poemas sinfónicos La oración del Torero, La procesión del Rocío y la radiante Sinfonía Sevillana. 3. EL FACTOR ANDALUZ DE LA MÚSICA ESPAÑOLA Aunque las jotas castellanas y, especialmente la aragonesa, son fuentes de tradición e inspiración de enorme colorido y fuerza, la impronta andaluza en la mejor música española no es discutible. La causa es múltiple. Las diferencias entre el folklore en general y el andaluz, de neto sabor flamenco, serían: 1º Las músicas tradicionales, por lo general en casi todo el mundo, se conservan a modo de piezas de museo, por salvar lo propio. El flamenco se revitaliza solo día a día, con una fuerte demanda dentro y fuera de Andalucía y de España, cuando el folklore en general es marcadamente local. 2º Contamos con un instrumento universal, la guitarra, mientras que los instrumentos en otros sitios son locales, muchas veces desconocidos. La guitarra ha desarrollado un extraordinario virtuosismo acompañando al cante y en solitario, influyendo en el oído del músico español hasta el extremo de que las obras originales para piano de Granados, Albéniz o Falla, suenan más castizas y sentidas en la guitarra. 3º Tiene como base una escala propia, el modo de Mi o Frigio (p. ) de fuerte raigambre oriental –Bizancio (Grecia), Oriente Medio y Norte de África, o sea helenístico, judío y árabe-, que enriquece con los usos mayor y menor occidentales, consiguiendo una síntesis musical mediterránea milagrosa. 61 CONTROL XIII 1 LA ÓPERA ROMÁNTICA Está dominada por grandes y trágicos dramas amorosos. Estos últimos cuajan en la tradición italiana con G. Donizetti con L´Elisir d´Amore, y con V. Bellini con La Sonámbula y Norma, que establecen el concepto del Bel Canto, con casi todo el interés en las voces protagonistas. Milán marcó el rumbo de la ópera en Italia, pero París, especialmente La Grand Opera, fue la meca de franceses como de alemanes e italianos. Entre estos últimos triunfaron Rossini, con Guillermo Tell, o Spontini; los franceses J. Massenet, H. Berlioz y G. Bizet, autor de Carmen 2. VERDI Y PUCCINI G. VERDI (1813-1901), es el mejor de los operistas italianos, compitiendo en todas las facetas: Grand Ópera en Aida y Nabucco; dramas como La Traviata, Rigoletto; o cómicas como La Forza del Destino. Firmó las melodías más conocidas de la Ópera. El último gran hito de la ópera italiana fue el Verismo, o realismo, con óperas en el que la tragedia no se limita a un final truncado, sino que impregna gran parte de la obra. El más destacado es G. Puccini (1858-1924) con obras como, Madame Butterfly y Tosca. 3. WAGNER Los elementos fantásticos son más atractivos en Alemania, ya sea el terror o lo diabólico en El Cazador Furtivo, de K.Mª. von Weber, o las grandes leyendas y mitos germánicos como en la obra de R. Wagner (1813-83), óperas colosales no superadas. Si en Italia era la voz la protagonista, en Wagner lo es la orquesta, que extiende su actuación si pausas, que se ha llamado la melodía infinita. Sus óperas, como Tannhauser, Tristán e Isolda y Parsifal, están extraídas de leyendas medievales, caballerescas y artúricas. Pero su obra cumbre El Anillo de los Nibelungos, es una saga mitológica que comienza el mundo de los dioses en El Oro del Rin y la Valquiria, al humano de Sigfrido y El ocaso de los Dioses. 3. LA ZARZUELA EN LOS Ss. XIX Y XX Aunque su origen se remonta al S. XVII, es en las últimas décadas del S. XIX y primeras del S. XX cuando alcanza su gran protagonismo. Alternando pasajes hablados con otros cantados, su temática es netamente desenfadada y española. Se distinguen dos géneros: la Zarzuela Grande en dos y tres actos, y el Género Chico, con un solo acto y una hora de duración. En las primeras destacan F.A. Barbieri (1823-94), con Pan y Toros; F. Alonso (1887-1948), con La Calesera y Las Leandras; P. Sorozábal (1897-1988), con La Tabernera del Puerto. En el Género Chico están las obras más populares: La Revoltosa, de R. Chapí (1851-1909), La Verbena de la Paloma, de T. Bretón (1850-1923) y La Boda de Luis Alonso y La Torre del Oro, del sevillano Gerónimo Giménez (1854-1923). 62 CONTROL XIV 1. LA MÚSICA PROGRAMÁTICA O DESCRIPTIVA Es la música adaptada a la imagen y a los hechos que la inspiran, modelo para las bandas sonoras del futuro. El primer paso importante es la Sinfonía Fantástica del francés H. Berlioz (1803-69), que agrega a la orquesta sinfónica instrumentos propios del foso de la Grand Opera de París. Es la orquesta filarmónica o total, que suma a la sinfónica o de concierto, instrumentos efectistas, como la celesta, arpas y percusión variada. 2. EL POEMA SINFÓNICO F. Liszt ( ) creó el Poema Sinfónico, de un solo movimiento, en el que la estructura la imponía el argumento de un título extramusical. Sus trece poemas sinfónicos tienen referencias variadas: en Los Preludios un poema, en La Batalla de los Hunos un cuadro, en Orfeo un mito.. También figuran Tchaikovsky (arriba), Rimsky-Korsakov, con Scheherazade, Mousorgsky con Una N. en el Monte Pelado o P. Dukas, con El Aprendiz de Brujo. 3. POST-ROMANTICISMO Después de Wagner, Brahms y Bruckner el Romanticismo entró en fase de decadencia; la innovación (ismos, tema siguiente) huía de sentimentalismos apasionamientos románticos así como del gigantismo que afectaba a las formas clásicas ( ) y a la ópera. Pero aún quedaban grandes compositores que resistían a las vanguardias, como R. Strauss (1862-1949), con poemas sinfónicos que superaban a los de Liszt Así Habló Zarathustra, Don Juan o Muerte y Transfiguración, así como las mejores óperas postwagnerianas: Electra, Salomé y El caballero de la Rosa G. Mahler (1860-1911) compuso nueve sinfonías de tal importancia que se le considera el último de los Grandes. S. Rachmaninov (1873-1943) escribió los últimos grandes conciertos para piano y orquesta. Estos autores extemporáneos son parte importantísima del repertorio musical mundial. 4. NEOCLASICISMO I. Strawinsky ( )que participó de la estética expresionista del S. XX, con música de fuertes impulsos y carente de sentimentalismo en sus ballets ( ), volvió su atención a las viejas formas clásicas, como sinfonías, sonatas, conciertos o música de cámara, pero con reducidas orquestas y sin las intensidades emotivas y grandiosas de los románticos. En esta corriente se encuentran los rusos S. Prokofiev (1891-1953) y D. Shostakovich; el húngaro B. Bartok, acaso el músico del S.XX mejor valorado; el finlandés J. Sibelius; y el danés C. Nielssen (1875-1931). 63 CONTROL XV SIGLO XX: LOS ISMOS Los “ismos” son una reacción al exceso de emotividad romántica. Como el Renacimiento, el S. XIX o siglo romántico, fue época de expansión, con gran demanda cultural. Pero había empezado con las desangrantes Guerras Napoleónicas y concluía con la Paz Armada, que estallará en el desastre de 1914-18 o Primera Guerra Mundial. Después vinieron dos décadas de posguerra y de declive económico, y la Segunda Guerra Mundial (1939-45). Ante tales acontecimientos los grandes artistas plasmaron lo que vieron, dibujando un mundo temible y temido. La inminencia de las tragedias no cuajaba con el sentimentalismo romántico en la poesía, el arte y la música; buscaban la evasión o se impregnaban de pesimismo. 1. CARACTERÍSTICAS - Comienza a desarticularse la música TONAL quitando importancia a las T.D. y S.: con el Impresionismo (Ravel y Debussy), la melodía se difumina entre la armonía; Strawinsky descompone los ritmos regulares; y el Atonalismo crea una especie de anarquía armónica y melódica ( ) - El Dodecafonismo (Schoenberg, A. Berg y Webern) ordena el Atonalismo: ninguna nota se repite sin que se oigan las once restantes. Es la respuesta de la música al Expresionismo. - Finalmente la experimentación y la libertad de estilos excluyen caracteres generales. Además hay que tener en cuenta que, junto a las vanguardias conviven tardorrománticos como S. Rachmaninov o R. Strauss (1.949). 2. EL IMPRESIONISMO. Es émulo del movimiento pictórico homónimo de Monet, Degás o Renoir. Estos pintores difuminaron el dibujo y sumergían las figuras de sus cuadros en ambientes brumosos e intemporales. C. Debussy (1862-1918), se aproximó a este arte eliminando o interrumpiendo la melodía (dibujo), con armonías modales y adormecedoras escalas exátonas (tonos),que crean atmósferas sosegadas y húmedas. Sus títulos son sugerentes, como La Catedral Sumergida, Ondina, Reflejos en el Agua, etc, para piano. Para orquesta escribió los poemas sinfónicos El Mar, en tres movimientos, y Preludio e la Siesta de un Fauno, su referencia capital. Las técnicas impresionistas de Debussy tienen su origen en Nubes Grises y en Juegos de Agua… de Liszt, y acaso fueron superadas por M. Ravel (1875-1937) en el piano con Ondina y en la orquesta con ballet Dafnis y Cloe, aunque su mayor celebridad se la debe al repetitivo Bolero. 3. EXPRESIONISMO: ATONALISMO Y DODECAFONISMO El Expresionismo es un arte crudo que refleja la desesperación ante el sufrimiento. La belleza como inspiración deja paso al efecto sórdido, la angustia o la decepción, descritas en la deformación de las figuras de P. Picasso, o ausencia de detalles y de adornos en E. Munch. Finalmente desaparece la figura y aparecen la pintura y la escultura abstractas: ésta con bultos amorfos; aquella con composiciones de colores y manchas. A. Schoenberg (1874-1951) tradujo esta sensación al mundo de los sonidos, deformando la melodía y la armonía, creando una anarquía sonora de imposible memorización, en lo que se conoce como Atonalismo, evitando las secuencias TDTST, que dan equilibrio a la música. La sistematización del atonalismo fue el Dodecafonismo, que establece el principio de que no se repite una nota hasta haber sonado las otras once. Figuran junto a Schoenberg A. Berg y A. Webern, que estableció la denominada melodía tímbrica: una nota por instrumento. De aquí derivó el Serialismo. 64 METODOLOGÍA en 4º de E.S.O. Lenguaje musical En los casos en que sea necesario, se impartirán unas clases de repaso sobre fundamentos de escritura musical estudiados en 1º de E.S.O., con un control escrito y evaluable, que permita análisis mínimos de partituras. Como el nivel exigible es muy bajo, no aportará dicho control una nota importante si es positiva. Habrá un mínimo de diez pruebas escritas o exámenes, incluída al menos una prueba de audiciones en dos sesiones, cada una con nota propia y asimilable a la media Pruebas de audiciones En el grupo de este nivel de este se proporcionarán dos o más CDs, con grabaciones de obras o fragmentos del repertorio clásico, moderno y de cine, fáciles de recordar y en buena memedida conocidas, pero cuyos títulos y autores son ignorados. Con los ejercicios adecuados y con pautas de análisis, esta ignorancia será superada con facilidad. Los contenidos de dichos CDs., como están sujetos a cambios de un año para otro según su eficacia, se presentan en los anexos de esta Programación. Contactos con la partitura Siempre que sea posible, los ejemplos musicales más idóneos llevarán el auxilio de su correspondiente partitura, con lo que las tareas de análisis se emprenderán recién adquiridos los conocimientos elementales de lenguaje musical, con lo que los alumnos verán desde el principio su aplicación práctica. El complemento esencial de la metodología serán las audiciones, y proyecciones de vídeos, que añaden a la ilustración de los contenidos el contacto directo con obras de arte de eminentes creadores, siendo ejemplo permanente de los trabajos bien acabados. Como complemento se añadirán proyecciones de videos, diapositivas y demostraciones instrumentales, pero sin perder de vista que es la sensibilidad de la humana acción de escuchar, el objetivo de formación integral del alumno, así como manifestarse verbalmente con los tonos más adecuados, los ritmos menos tensos y los gestos más armoniosos en sus relaciones con los demás. La base de trabajo será, como en cursos anteriores, el seguimiento de un temario original elaborado por el Departamento, presentado en un cuadernillo de fotocopias, que incluye los contenidos mínimos programados Así mismo los ejercicios serán propuestos por el profesor según las necesidades de cada curso o de cada caso personal, siempre atendiendo a la consecución de objetivos útiles, dado que las propuestas del libro es demasiado amplia y absolutamente inabarcable en su totalidad. A Ejecución de obras sencillas a dos manos en el piano. - Adaptación simplificada del célebre cumpleaños feliz. “ “ de la canción de cuna de Brahms - Base-canon de la canción de los Beatles Let it be. Parte instrumental pianística de la canción Imagine, de John Lennon. La base del trabajo a dos manos, ya empezada en 1º y 2º, consiste en memorizar la más sencilla ejecución, en Do Mayor, de los acordes tríadas de tónica, dominante y subdominante. Después se aprenden con la mano derecha melodías sencillas que, en determinados momentos, simultanean notas con acordes. B 1. Estudio del temario. Como ya se indica al principio, el temario contiene sólo contenidos mínimos y está elaborado de modo que todos los alumnos, con adaptación y sin ella, pueden seguir la lectura y los ejemplos e ilustraciones de que se acompaña. 65 Las lecturas serán repartidas entre todos los alumnos, sin excepción, por lo que se tendrá en cuenta el nivel de las mismas y su componente comprensivo. Las ilustraciones que necesiten mayor detalle pueden ser proyectadas, ampliadas en detalle y complementadas por otras. 2. Preguntas de clase. Dado que la mayoría de los alumnos ya han cursado asignaturas de Música en este Departamento, la posibilidad de buscar el contacto con conocimientos adquiridos y, lógicamente no recordados del todo, esta tarea será muy común. Con el material nuevo y sobre lo avanzado se sondeará el estudio diario, la atención al desarrollo de la materia, valorándose, con el material abierto, la búsqueda en página, tema, apartado, párrafo y renglón del dato; de este modo se desarrolla la capacidad de autonomía en el estudio, el carácter de investigación del mismo y la comprensión general. 3. Pruebas escritas. El temario se halla dividido en temas-controles, finalizado cada cual se procederá a realizar un examen escrito. Dado que son breves y concisos se pedirá el desarrollo de uno o dos apartados. 4. Audiciones y videos. Las cada vez más útiles y frecuentes proyecciones de videos, no suplanta la tarea principal en las actividades en esta metodología En el nivel 4º de la E.S.O., se proporcionarán, al menos, dos CDs con grabaciones de obras o fragmentos del repertorio clásico, moderno y de cine, fáciles de recordar y en buena me medida conocidas, pero cuyos títulos y autores son ignorados. Con los ejercicios adecuados y con pautas de análisis, esta ignorancia será superada con facilidad. Los contenidos de dichos CDs., como están sujetos a cambios de un año para otro según su eficacia, se presentan en los anexos de esta Programación. 5. Análisis Los ejemplos musicales más idóneos llevarán el auxilio de su correspondiente partitura, impresa en el temario o proyectada, con lo que las tareas de análisis se emprenderán recién adquiridos los conocimientos elementales de lenguaje musical, con lo que los alumnos verán desde el principio su aplicación práctica. Las audiciones musicales serán el complemento esencial de la metodología, pues añaden, a la ilustración de los contenidos, el contacto directo con obras de arte de eminentes creadores, siendo ejemplo permanente de los trabajos bien acabados. Como complemento se añadirán proyecciones de videos, diapositivas y demostraciones instrumentales, pero sin perder de vista que es la sensibilidad de la humana acción de escuchar, el objetivo de formación integral del alumno, así como manifestarse verbalmente con los tonos más adecuados, los ritmos menos tensos y los gestos más armoniosos en sus relaciones con los demás. Las plantillas a modo de guía para el análisis de audiciones y de partituras se presentan como anexos al final de esta programación. 66 ANEXO I CON LOS CONTENIDOS DE LAS AUDICIONES DE LA E.S.O. CD. NIVEL 1º DE E.S.O. P. Dukas (1.865-1.935) 10 “El Aprendiz de Brujo”, Poema sinfónico. L. Anderson (1.908-75) 1 “La Máquina de Escribir” P.I. Tchaikowsky (1.840-93) 11 “El Hada de las Lilas” (del ballet “La B. Durmiente) 12 Obertura Miniatura. 13 “El Hada de Azúcar” (ambas del ballet “Cascanueces) J.S. Bach (1685-1750) 2 Toccata (y Fuga en Re ) 2 F.J. Haydn (1.733-1.809) Sinfonía nª 101, de ”El Reloj”, mov. 2º M. Mousorgsky (1.839-91) 14 “Una Noche en el Monte Pelado” Poema sinfónico. L.v. Beethoven (1.770-1.827) 4 Septimino en Mi mayor: Minuetto N. Rimsky-Korsakov (1.844-1.908) 15 “Scheherazade”, Suite sinfónica. 5 “Para Elisa” (Bagatela) E. Grieg (1.843-1.907) 6 “La Mañana”, de la suite Peer Gynt. 16 G. Rossini (1.792-1.868) Obertura de la ópera “El Barbero de Sevilla” F. Chopin (1.810-49) 7 Nocturno nº 2 G. Bizet (1838-75) 17 Preludio de la ópera “Carmen” E. Elgar (1.857-1.934). 8 Marcha de Pompas y Circunstancias J. Strauss II (1.825-99) 18 “El Danubio Azul” (vals) 9 A. Honneger (1.892-1.955) 3-1” (mov. Sinfónico) “Pacific 2- A. Khachaturiam (1.903-78) 19 “Danza del Sable”, del ballet “Gayeneh” 67 CD DE INSTRUMENTOS SOBRESALIENTES 1. B. Britten 1913-76 Variaciones sobre un tema de Purcell Guía de orquesta 9. 10. G. Verdi 1813-1901 Marcha de la ópera Aida Solo de trompeta J. Brahms 1833-97 Sinfonía I, mov. 4º, intrd. Solos de trompa// flauta// Trombones en pp// trompa W.A Mozart 1756-91 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Concierto para arpa, flauta y orq. Mov, 2º. Andantino P.I. Tchaikovsky 1840-93 El Lago de los Cisnes Suite del Ballet: introducción Oboe, luego trompas en ff. 11. 12. R. Wagner 1813-83 Tannhäuser, Obertura Trombones en ff, y cuerda J. Mohr F. Gruber 1787 1863 Stille Nacht (Noche de Paz) Coro a capella 13. G.Fr. Händel 1785-1759 Del oratorio El Mesías nº 42 “Aleluya”. Coro y Orq. R. Strauss 1864-1949 Concertino, mov. 2º, adagio. Solo de fagot. 14. T. Luis de Victoria 1548-1611 Ave María, motete Coro a capella L.v. Beethoven 1770-1827 Sinfonía IX, mov, 4º, Allegro . Vchs-c.bajos// Vlas-fagot Violines// toda orquesta 15. Kh. Stockhausen 1928-2007 Cyclus Percusión diversa 16. P.I. Tchaikovsky 1840-93 Sinfonía IV, mov. 3º Pizzicato ostinato 17. 18. C. Debussy 1862-1918 Reverie Claro de Luna Versiones en sintetizador S. Rachmaninov 1873-1943 Sinfonía II, mov. 3º, Adagio Solo de clarinete. J.S. Bach 1685-1750 Preludio nº 1 en Do de El Clave bien templado J. Pachelbel 1653-1706 Canon en Re Cuerda con clave 68 CD. NIVEL 2º E.S.O. J. S. Bach (1.685-1.750) 1 Aria, de la Suite nº 3 2 Concierto de Brandenburgo nº4, mov. 1º. 3. Badinerie de la Suite nº 2 W. A. Mozart (1.756-91) 4. “Kleine Nacht Musik (Pequeña Serenata), mov.1º. 5 Sinfonía nº 40, en Sol m., mov.1º. 6 Sonata para piano nº 16, en Do M. mov. 1º. F. J. Haydn (1733-1809) 7. Cuarteto “Emperador”(nº 77) mov 2º: tema con variaciones W. A. Mozart (1756-91) 11. Requiem en Re : Introito de la Misa de Difuntos R. Strauss (1864-1949) 12 “Así Habló Zarathustra” Poema sinfónico R. Wagner ( 1.813-83) 13 La Cabalgata de las Walkyrias (preludio del acto III de la ópera “La Walkyria”). P. I. Tchaikowsky ( 1.840-93) 14 Obertura Fantasía “Romeo y Julieta (fragmento). S. Prokofiev (1.891-1.953) 15. “Montescos y Capuletos”, del ballet Romeo y Julieta. L. v. Beethoven (1770-1827). 8. Sinfonía V, en Do , mov. 1º. 9. Sonata para piano n° 14, en Do # m, mov. 1° ( = mov. 2°) “Claro de luna” M. de Falla (1876- 1946) 16. “Danza Ritual del Fuego”, del ballet El Amor Brujo”. F. Liszt (1811-86) 10. Juegos de Agua en la Villa d´Este, de “Años de Peregrinaje”. M. Ravel (1875-1937) 17. Dafnis y Cloe Ballet, 2ªSuite. C. Orff (1.895-1.982) 18. Carmina Burana “Fortuna Imperatrix Mundi” 69 CD de MÚSICA DE CINE 2º ESO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. E.T. 1982 En busca del Arca perdida. Indiana Jones. 1981 “ Batman. 1989 Spiderman. 2002 Gladiator. Battle in The Colysseum. 2000 Tiburón. 1975 La Amenaza Fantasma. 1999 Star War. Marcha Imperial (Darth Vader).1977 La Muerte Tenia un Precio. 1965 La pantera Rosa. Theme. 1963 Terminator II. 1991 Regreso al Futuro. 1989 Ben Hur- camino del Calvario. 1959 Rey de Reyes. 1961 Parque Jurásico. 1993 Parque Jurásico, 2º tema 1993 Troya. Achilles Leads The Myrmidons. 2004 Braveheart - Main Theme. 1995 El Álamo 1960 El Señor de los Anillos. Las dos Torres 2001 John Williams “ Danny Elfman Hans Zimmer John Williams “ “ “ “ Ennio Morricone Henry Mancini Brad Fiedel Alan Silvestri Myklos Rosza “ “ John Williams “ “ James Horner James Horner Dimitri Tiomkin Howard Shore CD MÚSICA DE CINE CLÁSICO 4º ESO 1. Anónimo Veneciano. 2. Candilejas. 3. Casablanca. As time goes by. 4. Desayuno con Diamantes. (Moon river) 5. Dr. Zhivago. Tema de Lara (D.Z). 6. Dr.Zhivago En el Café de Estudiantes (D.Z). 7. El amor es algo maravilloso. 8. El Humo ciega tus Ojos...Smoke gets in your eyes. 9. El Padrino. 10. Éxodo. 11. La Leyenda de la Ciudad sin Nombre, (voz de Lee Marvin), Wand´rin Star. 12. La Vie en Rose. 13. La Vuelta al Mundo en 80 días. 14. Lo que el Viento se Llevó – Theme. 15. Love Story. 16. Memorias de África. 17. Romeo y Julieta. 18. Un Hombre y una Mujer. 19. Verano del 42. 20. Ghost. 21. Once upon a Time in América...-Deborah´s theme. 22. Once upon...in América- Amapola. 23. Amarcord. S. Cipriani Ch. Chaplin M. Steiner H. Mancini M. Jarre “ “ Fain/Webster Kern/Harbach N. Rota E. Gold 1970 1952 1942 1961 1965 1965 1955 1933* 1972 1960 F.Loewe/Lerner E. Piaft E. Young M. Steiner F. Lai J. Barry N. Rota Lai/Barouh M. Legrand M. Jarre E. Morricone Lacalle/Morricone N. Rota 1969 1947* 1956 1938 1970 1985 1968 1966 1971 1990 1984 1984 1973 * No compuestas expresamente para el cine 70 MÚSICA ESPAÑOLA, nivel 4º de E.S.O. G. Giménez (1.854-1.923) 1- “La Torre del Oro”: Preludio (Zrz.). A. Álvarez (1.867-1903) 2- “Suspiros de España” M. de Falla ( 1.876-1.946) 3- Danza 1ª, ambas de “La Vida Breve” (ópera) E. Granados ( 1867-1916) 4- Danza española nº5:”Andaluza”. I. Albéniz (1.860-1.909) Suite Espñola: 5- Córdoba M. de Falla 6- “El Amor Brujo”: (Ball.) Intermedio. I. Albéniz 7- “Sevilla” 8- “Granada” R. Soutullo/J. Vert (1884/90-1931/32) 9- Preludio de la zarzuela “La Leyenda del Beso” T. Bretón (1.850-1.923) 10- “La Verbena de la Paloma”: Preludio (Zrz). G. Gieménez 11- “La Boda de Luis Alonso”: Intermedio ( Zarz.). Anónimo 12 -Romance S. Bacarisse (1.898-1.963) 13- Concertino para guitarra y orq. Mov. 2º: Romanza. F. Tárrega (1.852-1.909) 14- “Capricho Árabe” J. Rodrigo (1901-99) 15- “Concierto de Aranjuez” para guitarra y orquesta, mov. 2º. y F. Tárrega 16- “Recuerdos de La Alhambra” T. L. De Victoria (1548-1611) 16 - Requiem: Introito del Officium Defunctorum. Canto religioso Mozárabe del S XI 17 - Dominus Regnavit. Introito de la Misa Romana T. L. de Victoria (disco del libro) 18- Ave María, motete 71 POP 65/75 1 SELECCIÓN PROPUESTA 1. Bridge over troubled water (1970) (Puente sobre aguas turbulentas) P. Simon & A. Garfunkel 13 Imagine (1971) J. Lennon 14 Something (1969) (Algo...especial) The Beatles (G. Harrison) 2. Alone again (Naturally) (1972) (Solo otra vez) G. O´Sullivan 15 Eleanor Rigby (1966) 16 Hey Jude (1968) 17 Let it be (1970) (Déjalo así) The Beatles (Lennon McCartney) 3. Wythout You (1971) (Sin ti) H. Nilsson 18 Morning has broken Cat Stevens 4. Good vibrations (1966) (buenas vibraciones) The Beach Boys 5. Holiday Bee Gees 19 A soapbox opera (1975) (Demagogia) 20 Another man´s woman (La mujer de otro) Supertramp 21 Anotherday (1971) 22 No more lonely nights (1984) (Ninguna noche más solo) P. McCartney 6. Scarboroug fair (1968) Simon & Garfunkel 7. Sargent Pepper´s (1967) 8. With a little help from my friend (Con un poco de ayuda de mis amigos) 9. Help! (1965) 10. Penny Lane (1967) 11. Michèlle (1965) 12. Yersterday (1965) The Beatles (Lennon/McCartny) 23 Don´t answer me (1984) Alan Parsons Project 24 The boxer (1969) Simon & Garfunkel 1 Nota: Estas audiciones deberán obtenerlas los alumnos por sus propios medios. Se evaluará si los alumnos aceptan su preparación, de modo general o particular. 72 EXÁMENES Y EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDICIONES: - - - Las pruebas constarán de cinco audiciones, evaluándose cada una con dos puntos. El alumno deberá responder por escrito a los contenidos propios de su nivel, identificando cada fragmento, que sonará durante un tiempo suficiente. Cada alumno dispondrá para estudiar de una copia en CD de las audiciones de su nivel y de la hoja correspondiente que pormenorizan sus contenidos (ver anexo anterior). De los dos puntos que obtendrá, uno depende de que responda correctamente a los datos principales: título principal y apellido del compositor. Ambos datos están remarcados con letra negrilla, y es imprescindible consignar ambos datos para aprobar cada audición (un punto). Una vez resuelto el apartado anterior, el segundo punto se obtiene con 0,25 ptos. por cada dato que se añada: nombre de pila del compositor, título de la parte en cuestión de una obra de referencia compleja, movimiento, tonalidad, etc. Si falta algún dato la puntuación de la audición no excederá de 1,75. En 2º y 4º, dado que el grueso de la asignatura lo constituye la Historia de la Música, consignar las fechas del compositor añaden 0,50 ptos. en cada audición, siempre que los datos principales sean correctos. En 1º el error u omisión de las fechas, como dato secundario, supondra 0,25 ptos. de menos, pero su acierto se valorará con 0,50 ptos. si ha respondido correctamente a los datos principales. Habrá un mínimo de dos exámenes: uno (o más) durante el curso y otro posible en el examen extraordinario de fin de curso. El examen de curso se hará en dos sesiones, cada una con la mitad de los contenidos, pero constarán, a efectos de nota media de evaluación, como dos. En el examen extraordinario habrá sólo una prueba de audición general. Consideración final: Este tipo de pruebas viene ofreciendo los mejores resultados de cara a la calificación del alumno. Se da el caso de que es sencilla de superar y, paralelamente, supone una demostración de conocimientos de primer orden e importancia para esta asignatura, que sitúan al alumno con un conocimiento de esta parcela de las grandes artes, muy por encima del común de los ciudadanos con titulaciones elementales, medias y, aún, superiores. 73 Plantilla común para analizar audiciones 74 Alumno: PRUEBA EXTRAORDINARIA DE PARA ALUMNOS DE 2º CON MÚSICA DE 1º PENDIENTE. JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2016, A LAS 18´30 H. AULA DE MÚSICA. El examen también lo pueden hacer en cualquier recreo de miércoles y jueves, previa cita, durante el curso, incluso repetirlo. CONTENIDOS 1. El sonido y sus cualidades El sonido es un fenómeno físico producido por la vibración de los cuerpos. Se desplaza en el aire a una velocidad de 340 m/s. tiene cuatro cualidades: altura, duración, intensidad y timbre. Altura del sonido Distingue entre sonidos agudos, medios y graves. La altura se mide en ciclos o número de vibraciones por segundo. Un número elevado de ciclos produce sonidos altos o agudos; pocos ciclos darán un número bajo o grave. De la altura del sonido dependen las notas musicales Do, Re, Mi, etc. Duración del sonido. La duración del sonido distingue entre sonidos largos y breves. En música se emplean las figuras (Redonda, Blanca, Negra, etc., para determinar las duraciones. Intensidad. Es la fuerza con que se emite un sonido: en música se emplea una terminología de procedencia italiana para determinar qué intensidad se requiere en una partitura, empleándose abreviaturas debajo del pentagrama de: piano “p” que significa suave, y forte “f”. Entre ambas dinámicas o intensidades se encuentra mezzoforte “mf” (medio fuerte), y en los extremos pianíssimo “pp” (muy suave) y fortissimo “ff”. El timbre. El timbre es la cualidad por la que distinguimos, p.e., el sonido de un violín del de un oboe, o el de una voz de otra. Influyen muchos factores que determinan el timbre, siendo los más importantes: En los instrumentos: el material (maderas, metal...) y el sistema de sonido: cuerda, viento, percusión. El timbre de la voz humana lo determinan el tamaño y la elasticidad de las cuerdas vocales. 2. Tesitura y coro. Tesitura es la altura de una voz. En la música vocal se distinguen básicamente cuatro tesituras en las que se agrupan los cantantes de un coro: SOPRANO CONTRALTO voces agudas femeninas e infantiles voces graves femeninas e infantiles TENOR BAJO voces agudas masculinas voces graves masculinas Existen dos tesituras intermedias: mezzosoprano, entre soprano y contralto y barítono, entre tenor y bajo, pero son de carácter solístico, no coral, propia de cantantes de ópera. Un coro para ser considerado como tal debe contar, al menos, con tres cantantes en cada grupo. Con sólo dos por grupo se denomina doble cuarteto (de voces). 3. Instrumentos de teclado. Los principales de estos pertenecen a los tres grandes grupos instrumentales: el clave y el piano son de cuerda; el órgano, el armonio y el acordeón son de viento; la celesta es de percusión. El teclado es un mecanismo para hacerlos sonar: en el piano, clave y celesta las teclas son palancas, en los de viento son llaves de paso del aire, que es impulsado a presión por un fuelle. 75 4. Instrumentos de cuerda pulsada Son instrumentos solistas, pues tienen buena capacidad armónica (sonidos simultáneos). Suelen tener seis o más cuerdas que se manipulan con ambas manos: con la mano izquierda se preparan las notas en los trastes del mástil y la derecha las hace sonar. Los más populares son: la guitarra y la vihuela (guitarra antigua) en España, el laúd y la mandolina (Europa); la balalaika (Rusia) y el banjo (USA). El arpa es instrumento sin mástil, por lo que necesita una cuerda para cada nota es el único instrumento de cuerda pulsada que interviene en la orquesta; aunque no tiene mucha potencia si posee larga sonoridad, debida a su gran caja de resonancia. 5. Formaciones de cámara (Música de Cámara) Cámara significa aquí habitación, espacio suficiente para que pueda actuar un grupo reducido de instrumentos. Empezó siendo una distracción para amigos músicos y se convirtió en género musical del nivel más elevado. El cuarteto de cuerda: lo forman dos violines, viola y vchelo. es la referencia capital Las primeras composiciones importantes de cámara surgen en el Barroco (1600-1750), erigiéndose el clave y el violín como principales instrumentos en las llamadas sonatas dúos, si se añadía un violonchelo, sonatas tríos. Así, desde pronto, las obras de cámara se denominaron según el número de componentes: dúos, tríos, cuartetos… hasta nonetos. Son importantes los grupos que incluyen el piano. 6 Orquestas Orquesta Clásica (1750-1827) Fue la empleada por Haydn, Mozart y Beethoven para sinfonías, oberturas y conciertos con solista. Su plantilla establece un plantel donde ya no faltarán los vientos y la percusión: Cuerda Vtº. Madera Vtº. Metal Percusión Violines I Violines II Violas Violonchelos Contrabajos 12 10 8 6 4 Flautas Oboes Clarinetes Fagots 2 2 2 2 Trompas 2 Trompetas 2 Timbales 2 en las T y D. La ampliación en el número de componentes de esta orquesta, durante el Romanticismo (S XIX), dio como resultado las orquestas sinfónicas o filarmónicas actuales. Orquesta Filarmónica (1830 Hasta hoy) Cuerda Viento Madera Vs. I Vs. II Vlas. Vchs. Cbs. Arpas 16 14 12 10 8 2 3 Flautas + 1 flautín 3 Oboes + 1 Corno inglés 3 Clarinetes + 1 Clarinete bajo 3 Fagots + 1 Contrafagot Viento Metal Percusión Trompas de 4 a 8 - Timbales 3 Trompetas de 3 a 6 en las T, D y S. Trombones de 3 a 6 - Bombo, platillos Tuba triángulo, pandereta, glockenspiel, gong. celesta Este documento debe estar en conocimiento de padres o tutores legales desde el día de su entrega al alumno interesado, debiendo mostrarlo firmado al Profesor de Música con la mayor prontitud. Enterado y firma tutelar: 76 Alumno/a Selección de contenidos de MÚSICA de 2º de ESO PENDIENTE . 11 DE FEBRERO de 2016, 18.30h, Aula de Música. El examen también lo pueden hacer en cualquier recreo de lunes a jueves, previa cita, durante el curso. 1. EL CANTO GREGORIANO (ROMÁNICO) Es la manifestación musical propia del Románico (Ss. XII Y XIII). Es música religiosa monódica y a capella cantada por la congregación de monjes o monjas, a los que se pueden sumar los feligreses. Procede de los cánticos sinagogales judíos. Características del Canto Gregoriano 1. El texto cantado, en latín, se extrae la Biblia. La música e escribe en tetragramas y con notación cuadrada. 2. Hay una pausa al final de cada frase, en la que se aprecian los ecos característicos del Canto Gregoriano. 3. El ritmo es libre. 4. Según la relación nota-sílaba se distinguen varios estilos: - Silábico: una nota por sílaba, propio de textos muy trascendentes. - Neumático: dos, tres o cuatro notas por sílaba. - Melismático o florido: muchas notas en algunas sílabas. 2 .LA POLIFONÍA (de poli = varias y phonos = voces) La polifonía (S.X) es el fenómeno musical más revolucionario de la Historia por dos razones. 1. El descubrimiento y desarrollo de la armonía, esto es, la conjunción y encadenamiento de sonidos simultáneos. 2. Obligó a la creación de un sistema de escritura musical, dado que la música polifónica no se memoriza bien y los cantantes necesitan una guía escrita. La mejor parte de la música fue religiosa hasta el Barroco. Durante el Renacimiento (Ss. XV y XVI) se perfeccionó la polifonía con las Misas, Motetes y Madrigales. EL BARROCO (1600-17509 1. CARACTERÍSTICAS DEL BARROCO MUSICAL - Equilibrio entre la producción musical religiosa y la profana, y entre la música vocal y la instrumental EL BAJO CONTINUO (b.c.) –clave más cuerda grave- es la característica principal de la música barroca. El instrumento más representativo es el clavecín y la orquesta principal es la de cuerda (o de arcos), con *5Violines-I, 4 Violines-II, 3 Violas, más el bajo continuo: 3 Violonchelos, Contrabajo y Clave. 2. MUSICA VOCAL, nuevas formas de cantar. Tanto la música religiosa como la profana eran narrativas, se preferían largas historias a poemas breves. Las voces solistas cantaban fundamentalmente de dos modos: - Recitativo, o forma de cantar hablando con acompañamiento de b.c., para avanzar en narración. - Aria, o canción con acompañada de orquesta, parte musical más importante. - El coro, que será la voz de la gente congregada. 3. LA ÓPERA. Es una obra de teatro cantada, a la manera de cómo se imaginaban el teatro griego. Consta de: obertura orquestal inicial, actores cantantes, coro y decorados. Pronto se definieron dos tipos de óperas: Ópera Seria, que trata de argumentos mitológicos o históricos relacionados con el pasado clásico. La primera de estas óperas y modelo de las posteriores fue Orfeo (1607), de Monteverdi. Las mejores óperas barrocas fueron las de G. F. Händel: Julio César, Agripina y Jerjes. Ópera Bufa, o cómica, cuyos argumentos y personajes son extraídos de la vida cotidiana urbana y popular. El prototipo fue “La Serva Padrona”, de Pergolesi, y a más popular El B. de Sevilla, de Rossini (S.XIX) 4. EL CONCIERTO. Es cuando la sonata pasa a la orquesta: de solista y b.c. pasa a solista y orquesta. La palabra deriva de concertar, poner de acuerdo. Es la aportación más importante del Barroco a la música instrumental. Es una obra con tres movimientos rápido-lento-rápido: allegro, andante y presto. Para un único solista quedó la voz concierto para (p.e.) oboe y orq., llegando Vivaldi a componer más de cuatrocientos, entre ellos las Cuatro Estaciones, que son cuatro conciertos para violín y orquesta. Bach dejó varios para violín, Händel para órgano y Albinoni para oboe especialmente. Para varios solistas se denominó concerto grosso, siendo los más célebres los seis Conciertos de Brandenburgo de Bach y muchos de Händel.. 5. LA SUITE. Es una colección o selección de danzas diferentes Rondó, Aria, Badinerie, etc., para un instrumento sólo o para orquesta. Va precedida de una obertura si es obra orquestal, y de un preludio si es solística. De las primeras destacan las cuatro de Bach. Son igualmente importantes las de de Händel: Música Acuática y Música Fuegos Artificiales. 77 6. LA SONATA, Es música para ser sonada, para solista y bajo continuo, es el comienzo de la música de cámara. Se distinguieron Corelli y Torelli al principio, pero fueron superados por J.S. Bach. EL CLASICISMO 1750-1827 1. CARACTERÍSTICAS DEL CLASICISMO - Se imponen la música profana sobre la religiosa, la instrumental sobre la vocal y el piano (piano-forte) sobre el clave. Desaparece el b.c. La orquesta se compone de cuerda y viento –*12Vs-I, 10Vs-II, 8Vls, 6Vch, 4 Cb,- y parejas de viento –fls. Oboes, Clarinetes, Fagots, Trompas y Trompetas, más otra de timbales. La música instrumental adopta globalmente la FORMA DE SONATA, 4 movimientos: Allegro-AdagioMinueto-Allegro en sonatas, tríos, cuartetos... y sinfonías. 2. F.J. HAYDN (1732-1809). Fue quien asentó la sonata en una estructura con cuatro movimientos: allegro, adagio, minueto y allegro, a lo largo de 78 cuartetos de cuerda (2 Violines, Viola, Violonchelo) y 104 sinfonías. La estructura serviría para todo tipo de composiciones solísticas o de grupos, de manera que un trío es una sonata para tres instrumentos, un cuarteto es una sonata para cuatro… y una sinfonía es una sonata para orquesta. Esta es la estructura en síntesis de una sonata, sinfonía, cuarteto, etc. 3. W.A. MOZART (1756-91) El talento de Mozart brilló desde los tres o cuatro años hasta su muerte. Fue el mejor compositor de música instrumental y vocal. Escribió 27 conciertos para piano y orquesta y un concierto para cada instrumento de viento madera ( ), elevando la categoría del género casi a la altura de la sinfonía. Con igual maestría compuso, 41 sinfonías y abundantes sonatas para piano, tríos y cuartetos. De sus óperas destacan Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni y La Flauta Mágica. Murió dejando inconcluso el Réquiem, su obra más emotiva y romántica, fruto de un extraño encargo para el que trabajó, fuertemente sugestionado, hasta la extenuación y muerte sin poderlo concluir. Siempre creyó que aquel encargo provenía del más allá y que iba a ser para su propio funeral. Pero no tuvo funeral. 4. L. v. BEETHOVEN (1770-1827) Es el compositor más importante de la historia. Sus 9 sinfonías y 5 conciertos para piano, sólo fueron igualados en proporciones medio siglo después su muerte, pero no en calidad. Lo mismo ocurre con sus 32 sonatas y 17 cuartetos. Se le debe estudiar como clásico y romántico a la vez. Fue contemporáneo del general Napoleón, el pintor F. Goya y del Almirante Nelson., logró lo que Mozart no obtuvo: el respeto y la admiración a su persona, lo que se evidenció en el funeral de Beethoven, al que asistió toda Viena. Al de Mozart no fue nadie. Beethoven concluye el Clasicismo iniciando el período siguiente, el Romanticismo, componiendo según sus sentimientos y no según la moda. Por ejemplo empiezan a aparecer en algunas de sus obras títulos, como las sonatas Claro de Luna o la Appassionata; así como si Sinfonía Heroica (3) Sinfonía del Destino (5), etc., y la 9º y última de sus sinfonía, la Sinfonía Coral, en la que incluyó el Himno a la Alegría de Schiller. EL ROMANTICISMO MUSICAL, S XIX. CARACTERÍSTICAS DEL ROMANTICISMO - La música para piano es la más difundida y fundamental. Surge el Nacionalismo musical (Rimsky-K., Falla, Sibelius...), que eleva los ritmos y melodías populares a las obras clásicas. - COMPOSITORES DE LA PRIMERA GENERACIÓN DEL ROMANTICISMO: Schubert, Chopin, Schumann y Liszt. Componen obras breves para piano con títulos explicativos (Juegos de Agua, marcha fúnebre), o géneros nuevos como baladas, nocturnos o impromptus. - COMPOSITORES DE LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL ROMANTICISMO: C. Franck , Brahms, Tchaikovsky y Bruckner, escribieron sinfonías muy densas, de doble duración que las de Mozart. Las óperas de Verdi y Wagner también se hicieron densas y extensas. - Franz Liszt crea el Poema Sinfónico, especie de breve sinfonía a un solo movimiento y con títulos. - Los últimos románticos como Mahler, R. Strauss y Rachmaninov se adentran en el S XX y son contemporáneos con el Impresionismo de Debussy y el Dodecafonismo de Schoenberg. Enterado y firma tutelar 78 ANUNCIO: ALUMNOS CON MÚSICA DE 1º Y DE 2º PENDIENTE PRUEBA DE RECUPERACIÓN EL JUEVES DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016, A LAS 18,30 H. EN EL AULA DE MÚSICA BASES PARA LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN: 1. Los contenidos seleccionados para la prueba estarán a disposición de los tutores de los interesados. También pueden obtenerse en cualquier momento en el Aula de Música, preferentemente en los recreos de miércoles y jueves. 2. La prueba escrita se desarrollará sobre varios puntos seleccionados de los contenidos a estudiar. 3. Independientemente de esta convocatoria, a petición previa del alumno un día antes, se podrá efectuar la prueba durante el recreo de lunes a jueves a lo largo de todo el curso, incluso más de una vez. 79 ANEXO II IES GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER. DEPARTAMENTO DE MÚSICA. CURSO 2015-16 Información de interés para padres o tutores (síntesis de las pgs. 4 y 5 de la Programación General) 1 La materia a estudiar. Tendrá un numerosos controles escritos, seguimiento oral de recuerdo y control de los deberes. Los primeros se harán sobre un temario de contenidos mínimos elaborado por el Departamento. El temario es el libro, ligero de peso para aliviar la carga excesiva de las mochilas; es una guía suficiente, con menos ilustraciones y ejercicios, pero los medios audiovisuales compensan estos déficits. Salvo en pruebas extraordinarias NO HABRÁ EXÁMENES QUE ENGLOBEN VARIOS TEMAS, los controles no excederán la extensión de una lección (una página del temario), con preguntas de un cuestionario previamente resuelto en clase. En una hoja de su agenda cada alumno anotará sus calificaciones –junto a las demás asignaturas-, a las que acompañará la firma tutelar desde el mismo día de su conocimiento. La preparación de estos controles escritos no exige mucho más esfuerzo que unos deberes cotidianos. IMPORTANTE: la inmensa mayoría de los alumnos ocultan a los padres, cuanto pueden, las notas malas o las amonestaciones recibidas, lo cual evidencia el valor insustituible del control paterno o tutelar. . 3 Evaluación. Las evaluaciones de alumnos se resolverán, principalmente, haciendo la media de las calificaciones, con mayor peso de la últimas calificaciones: el último control tiene valor doble a efectos de nota media (no se incluyen los ejercicios de recuperación). Las notas 0 a 2 no recuperadas, impedirán hacer media y mantendrán en suspenso la evaluación: es obligatorio recuperar todas las pruebas suspendidas o alcanzar un suspenso alto, mínimo de 3. Las recuperaciones de evaluaciones sólo afectarán a los controles suspendidos. Y las pruebas se podrán recuperar una a una. El buen comportamiento en actitud, procedimientos y deberes es 35% de la nota final o trimestral. Aun no aprobando ninguna evaluación el alumno atento, en septiembre, sólo responderá de la última evaluación. 5 Recuperaciones. Evaluación final y promoción. . Las recuperaciones deben hacerse en el plazo de la semana siguiente, a conveniencia del alumno en lo posible, después de sabida la nota; de no hacerse constará como cero en el ejercicio a recuperar. Con posterioridad, en cualquier caso, un alumno podrá solicitar y hacer, en la hora de recreo de lunes, miércoles y jueves*, o en clase, cualquier control atrasado, las veces que sean necesarias. Sin necesidad de exámenes específicos, las evaluaciones suspendidas se recuperarán aprobando la siguiente, salvo con nota media inferior al dos. Para elevar esa media se deberá aprobar el control suspendido que se designe en su caso. La evaluación final tendrá como referencia principal los objetivos mínimos establecidos en la Programación, los cuales sirven como guía útil para establecer los niveles de aprendizaje igual o superior al 65%. 6 Faltas a clase y a controles (exámenes). Faltar a clase por lo general, no justifica no hacer los deberes, pues la clase no se puede repetir cada vez que un alumno falta. La justificación por faltar a una prueba escrita debe incluir la expresión FALTÓ AL EXAMEN, debiendo traer la prueba preparada para la siguiente clase. * A esas horas se atenderá también a padres o tutores; aunque aconsejable, no es imprescindible la cita previa. También se concertarán entrevistas a horario de conveniencia de los interesados. ............cortar................................................cortar.................................................................................cortar................. Apellidos del alumno/a: Nombre: Curso: Nombre y firma del padre y madre, o tutor en su caso 80 ANEXO III CUESTIONARIO SONIDO 1 (EXTRACTO) 1. ¿Qué es el sonido? El sonido es un fenómeno físico producido por la vibración de los cuerpos. Necesita un medio material para desplazarse. El sonido se desplaza en el aire a 340 m/s, en el agua más rápido y más aun en el medio sólido; en el vacío no se desplaza. 2. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? Altura, Duración (figuras); Intensidad (fuerza);Timbre (particularidad). Los sonidos se diferencian unos de otros por cuatro cualidades. 3. ¿Qué es la altura del sonido? Es la cualidad que distingue entre los sonidos graves, medios y agudos. En música se emplean las notas musicales para determinar la altura: d, r, m, f, s, l, si. 4. ¿Qué medida física se emplea para determinar la altura? La altura se mide en ciclos, que son vibr./s. La nota la vibra a 440 ciclos (vibra 440 veces cada según do). 5. ¿Cómo se llaman las líneas y los espacios del pentagrama? 6. ¿Qué es el pentagrama? ¿Con qué coinciden las notas musicales? El pentagrama es un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios. Coinciden con las líneas y espacios del pentagrama; las líneas son: Lineas: mi, sol, si, re y fa; los espacios: fa, la, do y mi 7. ¿Cómo se escriben las notas por encima y por debajo del pentagrama? Identifica las notas siguientes: Se escriben en las líneas y espacios adicionales 8. ¿Qué es la duración del sonido? ¿Qué se emplea en música para indicar la duración? Es la cualidad que distingue los sonidos largos de los breves. En música se emplean las figuras y los silencios, las figuras para indicar la duración de cada nota , los silencios, para indicar la duración de los momentos sin sonido. 9. Qué se emplea en música para indicar la duración?... Entre 15-20 preguntas. Comentario: - Las frases en negrita son fundamentales, con las que se obtiene medio punto que aprueba la pregunta. - En la primera pregunta se colorean de diferente modo las frases complementarias que sumarían 0.25 ptos. - En las preguntas 2 y 3 aparecen palabras claves en negrita, que puestas de modo aislado (cosa que hacen muchos alumnos que persiguen mínimos suficientes) suman 0.2 ptos cada una. - Las preguntas 5 y 9 aparecen sin respuesta; esto se debe a que están incluídas en otras preguntas más extensas. Las razones son diversas: * En el estudio y resolución de las cuastiones tengan perspectivas diferentes. * También están pensadas para pruebas de recuperación. Nótese, finalmente, que las preguntas con respuestas a diferentes colores –frases complementarias-, pueden llegar a 1.25 ó 1.50. En los controles hay entre 11 y 12 puntos, aunque en la calificación no puede figurar más de 10. Este diseño es para favorecer las notas intermedias así como reducir el factor suerte o fallos de memoria que suelen producirse en las pruebas escritas. 81