1 ÍNDICE 5 70 AÑOS PARA AMAR A CHARLY 14 Entrevista: HUGO SALAZAR 60 LA COMUNA DE PARÍS 22 JUVENTUD ARTE Y POLÍTICA 65 LA CUMBIA BOLIVIANA 70 LAS ESTATUAS TAMBIEN MUEREN 2 EL ARTE DE LA PROPAGANDA 54 Ley INNATA 35 ČERNÝ HUDBA 41 AL AZAR 47 NORTE POTOSÍ LA VIDA HECHA CANCIÓN 78 Benjamín Mendoza y Amor. Elvis. Aguada sobre cartulina, London, 1980, 27.9 x 35.1 cm. EDITORIAL E l 2013 salía el primer número de la revista de Agitprop, de una manera espontánea en ocho años tenemos 8 números, las borrascas, las dificultades, los abandonos, etc., una serie de excusas nos pudiesen justificar a tan pírrica producción, pero al mismo tiempo haciendo una revisión de lo que implican estos 8 números no sólo el hecho de la revista sino acción política en el medio cultural boliviano nos da una pizca de satisfacción. Nuestro objetivo inicial era agrupar el interés de algunos militantes trotskistas para crear desde este espacio virtual una voz crítica artística desde dónde ir combatiendo, inmediatamente la realidad nos plantearía rumbos distintos que los asumimos sin dudar, sumados a los ocho números tenemos muchos eventos artísticos políticos, in- tervenciones públicas con nuestra posición respecto al arte y la cultura y la creación de un sindicato de artistas. Quizá este último evento sea el que más no aportó, del que seguimos asimilando y ser quien nos obligo a sumergirnos en el movimiento, caótico, pero al final movimiento, artístico y cultural de nuestro país, este camino nos hizo variar el objetivo inicial de la revista, a modificarlo de tal manera que nos obligue a tener un objetivo más acorde al objetivo de un militante revolucionario. En este Tren Agitprop han pasado diferentes vagones, algunos siguen otros han marchado, pero crece nuestra convicción férrea de que el arte no sólo es un espejo para reflejar la realidad, sino un fundamentalmente un martillo para darle forma. 3 El dolor de nacer, y la efímera dulzura de conocer 4 LA LEY INNATA Es la aguda sempiterna sirena de este pueblo es la que memoriza, divide y olvida los instantes. Fueron al ocaso del caos los mejores, sin importar el peso de los discos, Lo vivimos y fue suficiente. De Simón a Morelia Nashville una extraña primavera. A bandonar la seguridad de los árboles como dar el primer paso en la luna nos ha permitido tener muchas respuestas, pero al mismo muchas más preguntas; ese impulso de expansión que nos envuelve nos ha llevado a poblar el mundo, a intentar entenderlo, pero al mismo tiempo nos ha cargado con otro buen cúmulo de dudas, incertidumbres, y esto continua. cuevas de Altamira o Chauvet es el que nos llevó a la luna, quizá porque hemos estado más preocupados por comer es que como seres humanos nos hemos prestado muy poca atención, y de ahí resulte que artilugios como dios sigan vigentes entre nosotros. Esta nuestra experiencia acumulada de aproximadamente 200 mil años recibió el nombre de cultura, que encierra a la religión, la ciencia, el arte, la tradición, etc. En este artículo nos interesa el arte, que es una expresión de la necesidad que tiene el hombre de una vida armoniosa y completa, es decir, de su necesidad de los bienes supremos que le niega una sociedad de clases. De Es el mismo cerebro que pintó las ahí que sea una protesta contra la reaCada cuestión nos llevó a un ensayo permanente ya sea para equivocarnos o acertar, nos obligó a desarrollar herramientas como el lenguaje, el arte, la filosofía, etc., que nos ayuden a buscar algo que nunca vamos a conseguir como totalidad, es nuestro permanente asombro que nos hizo llegar hasta dónde llegamos. 5 lidad, consciente o inconsciente, activa pálido de la decadencia eterna. o pasiva, optimista o pesimista siempre sea la característica de toda obra ver- Este momento precisa de artilugios daderamente creadora. que nos produzcan la sensación de alivio, quizá, y no es una opinión inEs una idea certera que estamos en dividual, las obras más representatiun periodo como humanidad de franca vas de Roberto Iniesta la primera con decadencia, los problemas sociales se Extremoduro y la segunda como solishan agudizado y día a día un panorama ta denominada la “Ley innata” sean bárbaro y gris se nos presenta, no es la este remedio a este período en el que primera vez que vivimos períodos así, coincidimos, como en el renacimiento por eso los rayos esperanzadores siem- debemos repensar la vida, sobre todo pre están situadas en las actividades para transformarla para mejor. más nobles que nos rodean. La ley innata de Extremoduro En este panorama el pesimismo se El primer episodio de la ley innata es un poema dividido en seis partes que trata del dolor, de la derrota, del fracaso amoroso, de la perdida de creatividad, etc. El génesis de nuestras existencias, el nacimiento, está signado por el dolor, a lo largo de nuestra existencia el conflicto será una constante, la referencia al 10º movimiento de la cantata BWV 147 de J. Sebastian Bach, y tomando el carácter circular de las cantatas1, nos sugiere que tanto el vuelve un peso general en todas las ac- contenido y la forma están conectadas tividades humanas, y el fluir de la vida para referirse a este proceso recurrencotidiana aparentemente es un eter- te de dolor a lo largo de nuestras vidas. no tedio marcado por lo sombrío, por eso quizá se instalen ciertas ideas de Pero dicho así pareciera que nuestras añoranzas del pasado, o en su defecto vidas fuesen una eterna catástrofe, la este pasado se nuble hasta pretenderlo figura poética elegida para describir como inexistente y el sol tenga el color el inicio del caos, del dolor o la con- 6 1 La ley innata empieza y termina con el mismo arpegio dándole esto un sentido circular si se escucha en bucle. tradicción es: “Dulce introducción al caos”. Es que nuestros conflictos individuales o sociales no son constantes giros cualitativos de caos, sino sumas cuantitativas en diferentes proporciones que en algún momento desatan el choque y la transformación cualitativa, la metáfora del viento utilizada en el primer movimiento que va soplando constantemente sin derivar en nada y que, de repente derriba hasta la última piedra sin dejar nada de ayer quizá nos confirme aquello. Desatado el caos, el sueño tiene un doble papel, primero como el acto fisiológico que nos ayudará a recobrar energía para afrontar lo que nos depare o una idea de escape de la realidad a donde podamos imaginar superar los problemas. En el denominado Primer Movimiento Iniesta es tajante, no existe momento en el que no ponga en claro que la realidad atraviesa incluso los sueños, por eso si el refugio onírico es esperanzador nos recuerda que, existen sueños buenos y malos, y que al despertar la realidad es apremiante y no nos abandona, no nos deja escapar. apetecibles de un sistema social podrido. No es una referencia feminista, pero si sensible y correcta. En la tercera parte o segundo movimiento, existe una división interesante e inteligente de la realidad, “lo de fuera” es la reflexión de la necesidad humana de la sociedad, que por más que uno quiera evitarla es urgente y necesaria, pero esto no es gratis el caos está ahí presente en las relaciones interpersonales de trabajo, de pareja, de vecindad, etc., y es inevitable. El inicio advierte salir de lo onírico pero el final refiere a un momento lúdico con los bronces mariachescos, y en los versos finales describiendo lo mejor y lo peor de la inexcusable necesidad de vivir en En esta parte, al referirse a las malas colectividad. noticias de muerte y dolor diarias que uno recibe, Iniesta desborda de sensi- El tercer movimiento es un recorrido bilidad al repetir dos veces que quienes por lo de adentro, que empieza mumás mueren son las mujeres, claro que sicalmente violento y con una declaen un mundo decadente niños y mu- ración de independencia individual jeres como es sabido son las victimas muy agresiva, pero poco a poco esto va 7 mentos en los que los conflictos, del tipo que sean, nos han golpeado y no tenemos respuesta para casi nada, y nos vuelve una roca, pero, aunque no tenga uno nada que dar la vida, a la mayoría por lo menos, nos obliga a seguir andando, y cómo si no aprendería vuelve a levantar las bandera del vivir en diferido, somos masoquistas cada quien un maestro de la contradicción. 8 El clímax de la reflexión llega cuando Iniesta se plantea que quisiera ser un perro para reflexionar sobre la vida, es decir, abandonar la razón supuestamente sin la capacidad de asombro, la necesidad de respuestas que como dijimos nos abren más preguntas, que cambiando, conforme se va planteando nos llevan a que el cielo caiga sobre nuevamente la supremacía de la reali- nuestras cabezas otra vez, lo hará inedad ese yo interno va implorando por vitablemente una y otra vez. luz, ante la imposibilidad de entender lo que pasa. Musicalmente se va apaci- Existe un momento en el que el caos guando después de un inicio estridente tiene que terminar, pero nos deja un y caótico hasta llegar a un momento de paisaje desolador, por eso el infierno calma desesperante. ya sólo es humo. La coda Flamenca, es el lamento de dolor del final de la Llegamos a la realidad, y la humildad obra que hace referencia además a los envuelve la reflexión; reconociendo que mejores motivos de cada una de las agazapado bajo una piedra se ha trata- partes, en un orden aleatorio. El “quedo de evitar los problemas, el dolor, el jio” flamenco al que recurre Iniesta no fracaso y que no ha servido de nada nos es gratis, el dolor que uno siente ante da paso a la mejor reflexión de todo el un impasse cualquiera que este sea su disco. El protagonista reconoce que no naturaleza no pudo ser mejor reflejado, sabe cómo es que va a cruzar el rio al pero en medio de este panorama existe hundirse el barquito de papel a acción un acto alevoso de preguntar: ¿Y qué, de tan sólo con el rocío, evoca esos mo- si me condeno por un beso? ¿Y qué, si necesito respirar?, planteado como un ñanza que lo denominó “Mayéutica” desafío de seguir intentando tercamen- que significa: “técnica de asistir en los partos”. Este método aplicado por te buscar lo que uno quiere. Sócrates funciona a través del cual el Justamente esta nuestra realidad de- maestro hace que el alumno, por medio soladora, no nos puede coartar la posi- de preguntas, descubra conocimientos. bilidad de soñar con un mundo mejor, porque esta aspiración de no solo ser Igual que la Ley innata uno, esta obra esclavo de la necesidad sino alcanzar es un solo poema dividido en seis moel reino de la libertad es que nos ha vimientos o momentos. El primero de acompañado e impulsado en nuestro estos tiene un doble rol, denominado periplo como humanidad. Como apun- “Interludio” juega como introducción a tamos la Coda Flamenca acaba con un la ley innata dos o Mayéutica, y tamlink tanto poético y musical a la Dulce bién como enlace al primer disco, esto se deja notar poéticamente haciendo introducción al Caos. referencia a la Dulce introducción al Mayéutica caos. Pero existe un aire distinto, esDicen que la madre de Sócrates era peranzador podríamos decir. partera y que en el asombro de ver esta labor desentraño su método de ense- El primer movimiento, después de la 9 catarsis entendida esta como la purificación de las pasiones del ánimo mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica, o del caos. Se presenta como un momento realmente esperanzador, el cual nos anima a poner las cartas de la mesa, después de romper el ciclo del caos, por fin quizá, y el quizá es importante, el viento sople a nuestro favor, y ¿esto será culpa del amor? El acompañamiento musical ha crecido enormemente, existen motivos y frases que son parte musical de la poesía, nos expresan ideas claras, esto aporta un plus a la fuerza emotiva y esperanzadora de las canciones. 10 inesperados sino totalmente si parcialmente, y no hay la necesidad ese instante de dedicarles demasiado empeño para razonarlos y sacarles el por qué, el cómo, el cuándo, etc. Mierda de filosofía es una declaración impetuosa de que esos momentos hay que dejarse al disfrute, que no es necesario ver el fondo del abismo ni siquiera el de uno mismo, el motivo musical del final Funky nos da la pauta que el disfrute es lo importante. Un instante de luz es el cenit de los momentos mejores, del disco y del relato que Iniesta nos trata de transmitir, el momento de la redención, que es un instante. Esto justamente es lo hermosamente realista de los textos de Robe Está demás decir que quizá las bue- que no nos ofrece el paraíso eterno, nas rachas, o los buenos momentos son ni el fuego eterno, sino nos ofrece lo que es, los momentos cúspides de los logros conseguidos por la humanidad o aquellos que uno consigue individualmente en cualquier ámbito siempre son momentáneos, inmediatamente después empiezan nuevos retos, nuevas contradicciones, aunque en ese preciso momento la luna este brillando. El cuarto movimiento que no baja la intensidad, es como una extensión, pero más racional del disfrute del disfrute de la luz, si bien Iniesta reza que no es dueño de sus emociones, entre rezo y rezo hace declaraciones de ser consciente que hay que ser cauto a la hora de disfrutar esos momentos por su fugacidad y que debemos estar listos para aceptar el nuevo embate que se nos viene. Por eso la repetición constate de la no propiedad de las emociones tenga ese doble carácter, pisamos una vida que depende y no depende de nosotros, este carácter dialéctico es lo emocionante de nuestra existencia. La coda feliz poéticamente es una declaración a modo de resaca de la felicidad de duración corta, como la propia felicidad. La adicción complementada con la felicidad de esta coda nos deja la sensación de una canción forzada acabar, por el tiempo por el espacio y por la razón de ser del disco, es una canción inconclusa en realidad, nos toca seguir dándole sentido a nuestra canción colectiva e individual. El dolor de nacer y la efímera dulzura de conocer La obra de completa de Roberto Iniesta, nos lleva a dos momentos el del recorrido y el del disfrute de lo conocido. Esta obra es universal justamente por este carácter, se puede aplicar a cualquier tipo de situación. Justamente como humanidad estamos por ahora encerrados en un tedioso vuelco cíclico que nos está llevando a la decadencia, aún no tenemos el aprendizaje necesario para transformar esta situación por eso parecemos atrapados en este círculo vicioso. Aunque el panorama actual se plantee desolador, existe la esperanza de superar esta situación, y como humanidad podamos disfrutar de nuestra coda feliz, que a diferencia del paraíso de las religiones no es un paraíso eterno sino seguramente momentáneo, que nos pondrá nuevas preguntas, nuevos retos al frente y que deberemos afrontarlos inevitablemente, hoy mismo tenemos un reto pendiente, por eso este artículo recomienda escuchar esta obra de arte para poder reflexionar y dejar de divagar en el marasmo este de tedio. 11 70 AÑOS PARA AMAR A CHARLY 12 C harly García cumplió 70 años, demostrando que la leyenda de los 27 años no existe para quien se lanza del Noveno Piso. Hace setenta años comenzó la historia del hombre que tocó nuestras ansiedades, miedos, alegrías, anhelos, sentimientos, rabias, frustraciones, mediante canciones que nos hacen vibrar. te de pastillas, Charly toma un cadáver en el Hospital Militar, sentó al cuerpo en una silla y lo sacó al sol “Es que lo vi muy pálido”. (Rolling Stone, 2016). 2. 1975: Charly García logra burlar a la dictadura uruguaya: Sui Generis alistaba la despedida de la mítica banda y da un concierto en Uruguay que en- Piensan que estoy loco, pero no. En realidad, yo tengo todo calculado, entonces cuando viene el caos, en general, yo ya lo conozco. Entonces para mí es lo normal y la gente que es tan normal, cuando mueve un cachito así las cosas, se pone histérica y no sabe qué hacer. Yo me tuve que defender solo en la vida millones de veces y yo sé qué hacer” Charly García puede darse el lujo de anunciar un concierto faltando pocos días o incluso pocas horas, porque sabe que su obra no se reduce al hit del momento que luego nadie recuerda. Charly ha logrado una legión que está en su puerta cada cumpleaños para cantarle Feliz Cumpleaños. Son más de 70 motivos para amar Charly, pero por la temática voy a colocar un motivo por cada año: 1. 1971 Charly descubre como escapar del Servicio Militar: Tras ingerir una cantidad importan- frentaba una dictadura militar. La legendaria canción “Botas Locas” llama la atención de los militares que llevan detenidos a todos los músicos, incluidos los equipos. Charly García pide a su equipo mencionar que no sabían la letra. Un militar le pide a García escribir la letra de Botas Locas. Charly García cambia la letra y la convierte en una canción aparentemente nacionalista y así logran retornar a Argentina. 3. 1977: La dictadura militar ar- 13 gentina decía gobernar desde el amor, pese a los desaparecidos y torturados. Charly García responde armando el “Festival del Amor”, cuyo cartel mencionaba “precios casi populares”, como burla a la situación política. (El Cordillerano, 2021). 4. 1980: Alicia en este país: Charly denuncia el terrorismo de Estado en una canción. 5. 1987: “¡Abran carajo, es la policía!”- se escucha detrás la puerta del camerino. Charly responde: “¿y quién te manda a no estudiar?” 6. 1988: Charly se encadena a la embajada chilena, en compañía de Nora Cortiñas, fundadora de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, para exigir el fin de la dictadura de Pinochet (CNN Chile, 2019). 7. 2000: Charly se lanza del noveno piso de un hotel de Mendoza y cae a la piscina. 8. Tras el escándalo en Mendoza, nace una de las obras cumbre “Sinfonías para adolescentes”, con la mítica frase “me tiré por vos” (Rolling Stone, 2016). 9. 2004 14 10. 2008: Palito Ortega abre una puerta para que Charly García salve su vida. Los artistas que habían transitado caminos tan distintos, sellan una amistad en el momento que Charly más necesitaba apoyo para salir adelante. 11. “¿Yo más grande que Lennon? Sí, porque lamentablemente Lennon se murió”. ¡SAY NO MORE! Charly tiene mil momentos que nos hizo felices y muchos otros que tocó lo más profundo de nuestro ser. Sigamos la lista con esas palabras que nos hacen soñar, letras que van desde Sui Generis hasta el proyecto como solista…Amar a Charly es un mar de emociones, pasiones, frustraciones, anhelos. ¡Sí, es un vicio más! 12. ¡Esquivas a tu corazón destrozas tu cabeza! y 13. No digas que estoy loco, es solo una manera de actuar 14. Lejos, lejos de casa No tengo nadie que me acompañe A ver la mañana Ni que me de la inyección a tiempo Antes que se me pudra el corazón Ni calienten estos huesos fríos, nena 15. El sueño de un sol y de un mar Y una vida peligrosa Cambiando lo amargo por miel Y la gris ciudad por rosas 16. Puedo ver y sentir y decir: mi vida dormir, será por tu influencia. esta extraña influencia. 17. No sé si entenderás, que es lo que siento yo Debajo de esto hay alguien que no creció Que puedo recordar cuando éramos felices Yo quiero ser chico y jugar 18. Cuando el amor se va, viene King Kong te rescata y sos free. Cuando el amor está, y lo mirás Bailas y te reís. 19. No puedo esperar mil años que cambie el viento 15 20. No preguntes más, soy un ser que quiere andar, sin pedir permiso para ir a llorar 21. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí sé que tu corazón diría que sí 22. Quiero verte desnuda el día que desfilen los cuerpos que han sido salvados 23. No fueron las pastillas, fueron los hombres de gris. 16 Yo no quiero ver chicos con odio Yo no quiero sentir esta depresión Voy buscando el placer de estar vivo No me importa si soy un bandido Voy pateando basura en el callejón 26. Quisiera una canción para un amigo 24. Mi capricho es ley Que no puede salir 25. Yo no quiero vivir paranoico De la melancolía eterna de sufrir De amor 29. Alcanzar lo interminable Y busca en cualquier parte rebotando en la pared Y hace todo para amarte dando vueltas en el aire Sin embargo, nunca pide perdón mientras el payaso hace la red. Sueña que vos sos como quiere él Y así todo lo va a perder Miente y se equivoca Cada vez que abre la boca Y hace todo para mostrar que es fiel Para colocarte en la cárcel de su ser (Sí, Charly entendió todo) 27. La chica que esperaba era infinita como el bajo que perdí pegaba las canciones con curitas hay algo que sangra hay algo que sangra por mí. 28. Estupidez con las manos bardo con los pies altos y enanos visten con la misma piel 30. Andando, preguntando, discutiendo, caminando Esquivando tu manera de ser Gritando, discutiendo, corrompiendo, agonizando Hasta el día que te volveré a ver. 31. Puedo aterrizar sin luces puedo aterrizar en la oscuridad puedo hasta abrazar las cruces es sólo amor dices al rezar ¡entra! 32. Un día se me fue, ese día yo volví a reír, y la felicidad persiste en soledad, la máquina no puede dar. 33. Yo sé que soy imbancable yo sé que no soy feliz yo sé que soy un amable traidor 17 pero alguien en el mundo piensa en mí. 34. Yo no tengo un espejo no tengo un souvenir la lágrima me habla y está dentro de mi 35. Y descríbeme los lugares donde has ido Quiero viajar (quiero viajar) Quiero seguir (quiero seguir) Y explícame hasta donde has llegado Quiero saber (quiero saber) 18 Donde morir (donde morir) 36. Te encuentras solo y herido tal vez sea por vos tu mente a veces miente es tan natural como para mí ser parte de ti. 37. Es sólo rock and roll, pero ya es mucho para vos, asesíname, asesíname 38. Cosmigonón gisofanía serú girán seminare paralía 39. La paranoia es quizás nuestro peor enemigo. 40. Y damos vuelta a la discoteca y ya no quedan ganas de sonreír. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. 41. Un accidente no es pecado. 42. No cuentes lo que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. 43. Hoy, hoy tal como ayer desaparecer es como sonreír. 44. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. 47. Señor noche, se mi cuna, señor noche, se mi día, mi pequeña almita baila de alegría, de alegría. 48. Y lo dejé todo por esta soledad. 49. Gozar, es tan parecido al amor 50. Los magos, los acróbatas, los clowns mueven los hilos con habilidad, pero no es el terror a la soledad lo que haré a los payasos uno rojo, otro blanco, y a los viejos rompen la voz. 51. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti seremos salvos por nuestro amor 52. Sé que entre las calles debes estar, pero no se partir. 53. Mama la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón 45. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. te pueden corromper 46. Yo puedo compaginar la inocencia con la piel pero ella siempre está. te puedes olvidar 54. Un hada se miraba 19 en el lago a la mañana sus lágrimas caían y su imagen destruía. 55. Todo el mundo en la ciudad es suicida 56. Se ríen de los reflejos, nadie ve en ellos realidad. 57. Ya no tenés salida no te queda ni un día después el reloj que tenés adentro sonó. 58. Desnuda de frío y hermosa como ayer. 20 Tan exacta como dos y dos son tres. 59. Y un montón de diarios apilados Y una flor cuidando mi pasado Y un rumor de voces que me gritan Y un millón de manos que me aplauden Y el fantasma tuyo, sobre todo Cuando ya me empiece a quedar solo 60. No solo del hombre vive el pan 61. ¿Cuántas veces tendré que morir para ser siempre yo? ver quién me ha usado. Y no es el que duerme tranquilo Yo me hago el diablo Y el que me asesina sin saber porque sabe por viejo lo que aprende del diablo Y ríe en su casa Con el cuerpo limpio de muerte En su espalda. 62. Yo soy de la cruz del sur. Soy el que cierra y el que apaga la luz. 63. Demasiado Ego 64. Soy un típico ser en la ruta del tentempié. 65. Marilyn tomó demasiadas pastillas ayer La habían dejado sola, le habían mentido 69. Fui tanto tiempo cargando esa cruz, corriendo entre paredes, lejos de la luz. 70. Yo soy un vicio más En la gente soy un vicio más. Por 70 y mil motivos más para amar a Charly García, ¡Salud! Con pollera blanca flotando en el viento la ves Sobre los subterráneos había nacido. 66. ¿Por qué tenés que llorar? Es que hay otro en tu lugar que dice: “vamos, vamos, la fama.” 67. Descubriendo por qué olvidamos y volvemos a amar 68. Yo me hago el muerto para ver quién me lloras, para 21 LA COMUNA DE PARÍS MÁS ALLÁ DE LAS MUERTES, SU LUCHA IDEOLÓGICA 22 Y ARTÍSTICA VIVE Contexto Moloch, Tentative de viol. Thiers agrede sexualmente a la República. La Comuna de París es un episodio de la historia resultado de una multiplicidad de factores, entre ellas, las medidas antipopulares del gobierno de Thiers, la derrota de la guerra ante Prusia, las bárbaras condiciones de trabajo, las desigualdades, etc. La explosión se produce cuando al firmar una vergonzosa paz, el gobierno abandona las armas y cañones y éstos son recogidos por la Guardia Nacional, una milicia que se ocupaba a mantener el orden público en tiempos de paz pero que durante la guerra defendió París de los Prusianos. La Guardia Nacional eran alrededor de 200 mil y de ellos 2000 delegados/ as se reunieron en un Comité Central y plantearon que cuando el gobierno quiera ir a recuperar su armamento, que no los desarmarían, haciendo la resistencia principalmente las mujeres frente al ejército regular que fue llevado para el desarme, ejército que ante la ferocidad de las mujeres y un pueblo levantado, se negaron a disparar y por el contrario, terminaron disparando a su comandante. Thiers ante este suceso, abandona París y se instala en Versalles desde donde dirigirá toda la ofensiva mediática y militar contra los sublevados parisinos. 23 24 En su cortísima existencia, La Comuna puso en marcha decretos que más adelante servirían como base y ejemplo para las revoluciones venideras en las siguientes décadas. Este primer gobierno surgido de una revolución de base obrera y popular dejó clara su intención de transformar el sistema, el capitalismo que aún estaba poniéndose en pie en Francia. Entre las reformas que se hicieron están: La sustitución del ejército regular por milicias armadas, la separación de la iglesia y el Estado, el carácter laico de la educación, la toma de las fábricas abandonadas para la formación de cooperativas obreras, establecer el sueldo de los funcionarios públicos al nivel de un obrero/a califiLa Guardia Nacional se pone a la ca- cado/a, perdonar deudas de alquileres beza de la insurrección y convocan en y devolución de herramientas empeñabreve a elecciones donde 92 delegados das por los artesanos/as. serían electos y proclamarían La Comuna, que tuvo una duración de dos Entre los numerosos análisis de elemeses, desde el 18 de marzo al 28 de mentos positivos y negativos que exismayo de 1871 cuando cae a cañonazos ten sobre lo sucedido en París, está el su última barricada instalada en un cehecho central criticado por Engels y menterio. otros de que los comuneros no tocaron el banco de París, no expropiaron este banco que pudo darles ventaja pues ha- bría sido un durísimo golpe a Thiers y habría hecho que la burguesía presione para que lleguen a un acuerdo entre versallenses y comuneros. Quizás esta acción no realizada pudo haber dado un nuevo curso a los acontecimientos. Pese a su corta existencia, La Comuna de París sería reivindicada por toda la izquierda a nivel internacional, estudiada, asimilada y al mismo tiempo brutalmente atacada por la burguesía y sus acólitos. La gran batalla ideológica Los medios de comunicación de la adolescente burguesía desarrollaron una brutal campaña contra la Comuna, tachándolos de “bárbaros”, “asesinos”, “chusma”, sosteniendo que lo que hacían los comuneros era, en el fondo, lo que causaba la falta de trabajo y generaba la miseria pues se hacía escapar a los propietarios y que solamente el orden y la paz podrían traer mejores días para todos, argumentos por demás de comunes hoy en día cuando los ex- plotados se levantan. De este ataque da una muestra por demás ilustrativa la película – documental - teatral de Peter Watkins, “La Comuna” donde muestran esa batalla desarrollándose a diario pero desde una prensa televisiva, por supuesto inexistente en ese momento, pero al mismo tiempo muestra con mucha belleza cómo lo cotidiano cobra una importancia gigantesca, cómo se debatían todos los aspectos de la vida de los parisinos, los avances y retrocesos del pensamiento de los comuneros y de quienes defendían a la Comuna. Uno de los grandes logros de esta película – documental, es ese pareo tan sencillo que pueden hacer los 25 empezó a tener preponderancia a la luz de la crítica a iglesia, el adoctrinamiento y la educación pero además el hecho de que ellas ganaban muchísimo menos que cualquier varón. 26 El papel de las mujeres parisinas de la Comuna sería vital para las discusiones que hoy en día se desarrollan en el seno del feminismo, desde la idea de ganar salarios igual al de los hombres, de poder aprender oficios, de no ser adoctrinadas para sólo reproducirse y prohibirles el aborto, hasta su papel actores que salen de sus personajes de en el arte, pues las mujeres estaban rato en rato para expresar su parecer excluidas de la creación artística, y ya sobre su actualidad y son muy notorias debatían el hecho de que el control las similitudes con las condiciones ac- de los medios de producción pudiera tuales de desigualdad y de ataque de generar una rentabilidad a las artislos medios de comunicación hacia los tas, que la creación fuera retribuida como un trabajo más, al cual las mujeque luchan. res hasta ese momento no tenían acceso. En ese debate estaba planteada la La gente parisina discutía lo que esta- transformación que ya se venía dando ban haciendo, la historia en sus manos en el campo artístico pues el capitalisy sus anhelos de transformación bullían mo en desarrollo permitía que pudieen ardientes debates en las calles, en ran desarrollarse obras fuera del canon las iglesias, en distintos lugares se ins- eclesiástico, generaba al mismo tiempo talaban, donde el problema de la mujer un mercado, compradores que desarro- desarrollaba en las conciencias de los/ as parisinos/as, como lava que avanza y devora todo, irradiaba en todos los campos, por eso en esos dos meses se desarrollaron alrededor de setenta periódicos y revistas, esto sin contar los folletos, declaraciones, manifiestos y demás. «La reina, en este tiempo, es la prensa; reina despojada, encanallada, pero reina al fin» (2). Decía el poeta anticomuna Catulle Mendes. llaban otros gustos y en esa medida, artistas que experimentaban y forjaban cimientos del arte moderno y también del arte como una mercancía más, que sería el precio que se pagaría con esa liberación de las garras de la iglesia. El proceso revolucionario desarrolló diversas maneras de expresarse, formas muy variadas para poder plantear sus ideas y fueron ajustando estas formas a la necesidad de que todos entendieran lo que se hacía, lo que se quería, pues hablamos de una Francia con un 31% de analfabetismo en esos años (1), así entonces, ese fuego que se El lenguaje se modifica y también se rebela, utilizando entre sus formas estilísticas el insulto, que se convierte en un elemento integrado en el habla social, político y cotidiano (2), pero además un elevado contenido erótico va ser otra forma que asume el cartelismo, las caricaturas, proclamas que van a empapelar la ciudad, de las cuales diría Rimbaud “Esa era la literatura –del 25 de febrero al 10 de marzo”, es decir, la literatura, casi siempre emparentada con la élite, con la intelectualidad, ahora estaba en las paredes, viva, señalando la situación revolucionaria que se vivía y era parte de las masas y su insurrección. 27 se, Roszezench, Trichon, Dalou, Jules Héreau, C. Chabert, H. Dubois, A. El arte y los/as artistas en La Comuna Faleynière, Eugène Pottier, Perrin, A. Mouilliard. Para definir la relevancia del arte y los/as artistas en la Comuna, su formación y desarrollo, es vital mostrar que unos días antes de la instalación de la Comuna, la Federación de Artistas se forma y lanza su manifiesto donde ya se planteaban “Adherentes a una república comunal” y sostienen entre sus bases: La libre expansión del arte, libre de toda tutela gubernamental y de todo privilegio. Y que la Federación “reforzará los lazos de solidaridad y realizará la unidad de acción”. Además de trabajar en el campo de la educación como herramienta para forjar el futuro y exponer en los ayuntamientos de las comunas más humildes de Francia, planteándose así la tarea de llevar el arte a quienes normalmente les era vetado, a los más humildes. 28 Esta Federación va cumplir un papel trascendental en el debate de los fundamentos de una nueva estética y educación. Con la rebelión de 1848 el realismo, los grupos realistas van a desarrollarse y en ese proceso, dos décadas más tarde, con la Comuna, la “realidad” va penetrar a todos los ámbitos y se constituye en un problema central que va a desembocar en la crítica a través del realismo de distintos escritores y pintores frente al romanticismo al que tachaban de subjetivo en extremo. El realismo, se convierte entonces en un movimiento que planteaba reproducir lo más fielmente posible la época, el contexto social en que se vivía, preocupándose así de las cuestiones cotidianas. Este manifiesto va ser firmado por “Un entierro en Ornans” va ser una de personalidades como Courbet, Moulilas obras más importantes y polémicas net, Stephen Martin, Alexandre Jousde Courbet, donde declaraba la muerte del romanticismo, así mismo, el “taller del pintor” sobre el cual decía en una carta “Yo estoy en el centro pintando; a la derecha, los «simpatizantes»; es decir, los amigos, los colaboradores y los amantes del mundo del arte. A la izquierda, el otro mundo, la vida cotidiana, el pueblo, la miseria, la riqueza, la pobreza, los explotadores y los explotados, la gente que vive de la muerte.” Ambas obras fueron expuestas en un “Pabellón del Realismo”, una exposición oficial donde colgó estas obras que no fueron permitidas en una exposición oficial y en el folleto que acompañaba la exposición decía que debía “Estar capacitado para traducir las costumbres, ideas, el aspecto de mi época, según mi apreciación; ser, no sólo un pintor, sino también un hombre; en una palabra, hacer arte vivo, tal es mi objetivo” Sin embargo el realismo no era uniforme y no todos los realistas estaban a favor de la Comuna, pero esta corriente sería la expresión estética de este periodo revolucionario, retratar esa vitalidad, esa realidad en que los de abajo, las gentes más comunes se unían para proponer y hacer de una nueva manera reivindicando las necesidades y aspiraciones de una mayoría. 29 La Comuna de París fue todo un laboratorio, donde los artistas pudieron desarrollar todo aquello que anteriormente se estaba gestando, toda la libertad que les permitió la nueva situación, el afán de fundir su arte con la acción de masas, pero por sobre todo la libertad de debatir, organizar, difundir y por supuesto, crear. Es el impulso social de transformación, este caldero político y social es donde se va fraguar el arte de vanguardia, no por nada se sitúan en estas décadas de gran agitación social 30 los orígenes del modernismo en el arte. De todas las artes se adhirieron a La Comuna, entre los más destacados en pintura: Daumier, en novela: Jules Vallès, en poesía: Rimbaud, Eugene Pottier, quien va escribir los versos de “La internacional”, el himno de la Internacional Comunista que fuera musicalizada por Pierre Degeyter y adoptada por la II internacional y posteriormente por la III internacional como su himno. Verlaine también estuvo activo al lado de la Comuna, pero además, mujeres artistas como Louise Michel fusil en mano defendieron las barricadas, fundaron periódicos como el “La sociale” de André Léo. después del levantamiento, para impedir nuevas rebeliones a punta de bala y prisión, pero lo que hasta ahora no entienden es que las ideas no se matan, que las aspiraciones que el arte logra Pero obviamente no todos los artistas traducir no se detienen y más tempraestuvieron con la Comuna, escritores no que tarde han de materializarse y considerados progresistas en ese tiemlas ideas crecerán como multitud avanpo escribieron contra ella y con mucha zando como caballo desbocado, furioso vehemencia, entre ellos: George Sand, y siempre hacia el frente. Alexandre Dumas hijo, Flaubert, Zola, igualmente el mismo Victor Hugo, quien tiempo después, al enterarse de De lo más hermoso que dio esta lucha la masacre de la “semana sangrienta”, y esta derrota que inspiró los futuros protegió a algunos comuneros exiliados levantamientos y sentó los cimientos de en Bélgica donde estuvo viviendo. los próximos estados obreros, será este La Comuna ha sido un gran brasero poema hecho himno en su versión oridonde la clase obrera puso en claro ginal: su capacidad para construir un nuevo mundo donde potenciar el arte y la cultura, para dar educación y ciencia, para transformar la vida cotidiana de masas que sólo están concentradas en sobrevivir, en un puñado de nervios listos para pensar y actuar, para debatir, soñar y modelar la realidad como alfarero greda en mano. Lo más grande es su legado, por ello se instaló una ley marcial de 5 años 31 La Internacional de Eugène Pottier (traducción del Grupo Germinal) Al ciudadano Lefrançais, miembro de la Comuna. ¡En pie! ¡condenados de la tierra! ¡En pie! ¡esclavos del hambre! La razón atruena en su cráter: Es la erupción final. ¡Del pasado hagamos tabla rasa, Muchedumbre esclava, ¡en pie! ¡en pie! El mundo va a cambiar de base: ¡No somos nada, seámoslo todo! Estribillo: Es la lucha final: Agrupémonos, y mañana, la Internacional será el género humano (bis) No hay salvadores supremos: ¡Ni Dios, ni César, ni tribuno, Productores, salvémonos nosotros mismos! ¡Decretemos el bien común! 32 ¡Para que el ladrón vomite lo robado, Para sacar el espíritu de la prisión, Aventemos nosotros mismos nuestra fragua, Golpeemos el hierro en caliente! (Estribillo) El Estado oprime y la ley engaña; El Impuesto sangra al desgraciado; Ningún deber se impone al rico; El derecho del pobre es una palabra hueca. Ya basta de languidecer bajo tutela, La igualdad quiere otras leyes; ¡”No más derechos sin deberes”!, dice “ Iguales, ¡no más deberes sin derechos! “ (Estribillo) Abominables en su apoteosis, los reyes de la mina y el ferrocarril ¿Alguna vez han hecho algo más que desvalijar al trabajo? En las cajas fuertes de la banda Lo que [el trabajo] creó se fundió. Decretando que se le vuelva, el pueblo no quiere más que lo que se le debe. (Estribillo) Los Reyes nos embriagan con vanidades, 33 ¡ Paz entre nosotros, guerra a los tiranos! Apliquemos la huelga a los ejércitos, ¡Culatas al aire, y rompamos filas! Si se obstinan, estos caníbales, En hacer de nosotros héroes, Sabrán pronto que nuestras balas Son para nuestros propios generales (Estribillo) Obreros, campesinos, somos El gran partido de los trabajadores; La tierra sólo pertenece a los hombres, Los ociosos se irán a otra parte. ¡Con cuanta carne nuestra se alimentan! ¡Pero si los cuervos, los buitres, Una de estas mañanas, desaparecen, El sol brillará siempre! (Estribillo) París, junio de 1871 BIBLIOGRAFÍA 1. Espigado Gloria, El Analfabetismo en España. Un Estudio del censo de población de 1877. 2. Grupo Akal, (3 de abril de 2018). La cultura y el lenguaje de la Comuna de París. http://www. nocierreslosojos.com/cultura-lenguaje-comuna-paris/ 3. Cena, S. (17 de marzo de 2019). Courbet y la Comuna de París. https://www.laizquierdadiario. com/Courbet-y-la-Comuna-de-Paris#nb5 4. http://anticapitalistas.org/spip.php?article27723#:~:text=Uno%20de%20los%20centros%20m%C3%A1s,artistas%20industriales%20form%C3%B3%20Eugene%20Poitier. 5. http://grupgerminal.org/?q=system/files/Letra+original+de+la+Internacional+de+Eug%C3%A8ne+Pottier.html 34 Análisis del documental: “Las estatuas también mueren” 35 A lo largo de los siglos, millones de artistas de todas las partes del mundo le han otorgado una parte de ellos mismos al resto del planeta en sus diferentes obras. Sin embargo, el arte dominante siempre ha sido el occidental, impuesto sobre los demás, como puede ser en el caso del arte africano y latinoamericano. 36 El resumen nos dice lo siguiente: El film narra cómo una serie de esculturas, máscaras y otro tipo arte tradicional africano, pierden sus cualidades místicas, espirituales, tradicionales y es llevada a un análisis de una perspectiva europea histórica y contemporánea. La idea de una estatua muerta se explica como una estatua que ha perdido su significado original y se reduce a un objeto de museo, de manera simiEl documental de Las estatuas tam- lar a una persona muerta que se puebién mueren tiene una narración de de encontrar en los libros de historia. voz en off, y es considerada como una Entretejidas con los objetos hay alguobra pionera que crítica directamen- nas escenas de africanos interpretando te el colonialismo europeo en África. música y bailes tradicionales, así como Realizado por el director francés Chris la muerte de un gorila destripado. Marker a quien se le atribuye como inventor del documental subjetivo y el Durante el último tercio de la pelícuguionista Alain Resnais que es la prin- la, se problematiza la comercialización cipal figura de la nueva ola del cine moderna de la cultura africana. La película argumenta que la presencia francés. colonial ha obligado al arte africano Si hacemos un esfuerzo por analizar a perder gran parte de su expresión e interpretar este documental con las idiosincrásica para apelar a consumipiezas arqueológicas de las culturas dores occidentales. Se hace una menprehispánicas expuestas en los museos ción de cómo las monedas africanas etnológicos y arqueológicos en Bolivia. estaban siendo reemplazadas por moPodría llegarse a la conclusión de que nedas europeas. En el segmento final, no hay mucha diferencia sobre cómo la película comenta la posición de los se percibe e interpreta con el legado mismos africanos negros en la Eurode piezas culturales prehispánicas de pa contemporánea y Estados Unidos. nuestra región. Si el documental tra- Como ejemplo nos muestra un espectará sobre estatuas y piezas de cerá- táculo de baloncesto, una pelea de box mica y esculturas prehispánicas y se- y un baterista de jazz intercalado con gún nuestro contexto actual el mensaje escenas de un enfrentamiento entre la seguiría siendo el mismo aún en esta policía y los manifestantes laborales. Por último, el narrador sostiene que actualidad. deberíamos considerar la historia del ¿De qué va el documental? arte de todas las culturas del mundo, como una sola. El video es en sí mismo, un manifiesto en contra del exotismo y la banalización del arte africano, un ensayo sobre el arte escultórico africano de 1953 que denuncia el colonialismo francés, el racismo y el declive de una expresión artística que, por la demanda de los coleccionistas europeos, se convirtió en artesanía sometida a las exigencias comerciales. Vendemos nuestro legado prehispánico al turista que a veces nos paga con dinero extranjero por nuestras artesanías, denigramos las imágenes y símbolos que antiguamente habían participado en grandes eventos religiosos culturales como artículos de magia y respeto a simples piezas circense de exhibición y adorno que solo se limitan a ser observadas, perdiendo así todo lo Es lo que el documental nos indica en su inicio: que alguna vez fue. 37 de Túnez y posteriormente Marruecos. Con el control del África mediterránea, comienzan a emigrar familias francesas y a someter al hombre negro, un ser pensado salvaje y, por tanto, inferior que debía ser salvado. El imperialismo al que se hace referencia, perduró hasta finales del siglo XX (últimos años de 1960), por lo que esta pieza no es más que una crítica del Colonialismo francés que todavía perduraba en el año de su creación. Fue lo mismo en latinoamérica, la colonia española encabezada por Fran“Cuando los hombres están muertos, cisco Pizarro, Hernán Cortés y Diego entran en la historia. Cuando las esta- de Almagro, quienes abrieron el camituas están muertas, entran en el arte. no para el sometimiento de los pueblos Esta botánica de la muerte, es lo que nativos desde el siglo XVI hasta el sinosotros llamamos cultura.” glo XIX. El imperialismo francés, tema tratado en el documental de Marker y Resnais, comenzó en el siglo XIX, tras el auge del colonialismo británico. Esta política colonial se llevó a cabo tras la crisis económica provocada por la derrota de la guerra contra Prusia, que empujó al gobierno francés a la explotación de las colonias, exaltando la grandeza de la potencia colonizadora, y explotando las colonias conquistadas. 38 Las culturas de los pueblos africanos, asiáticos y americanos se han convertido en un gran laboratorio en el que el hombre (blanco y bueno), prefabrica al tipo de persona étnica que le conviene, despojándole su magia y creencias que antes tenía y eso incluye sus piezas religiosas y culturales. Pese a que el documental es muy antiguo ya nos indica que aún seguimos viviendo bajo los efectos del colonialismo europeo, mientras vivimos con Comenzó con la conquista de Argelia una población muy conservadora que en 1847, siguiendo con la conquista se preocupa más por vandalismo no violento en iglesias católicas, que di- son utilizados solamente para llamar la atención. De cómo un diseño sagrado pasa a ser de un amuleto de veneración y magia a un simple pisa-papeles. El video se muestra como una interpretación muy alejada de la típica información que nos brindan los museos o las casas de arte sobre las distintas culturas en el mundo ilustrándonos el proceso por el cual la civilización occidental transforma un fetiche religioso en un fetiche de mercancías. cen que forman parte del patrimonio cultural, y que hay de ese patrimonio cultural que es mucho más antiguo e importante, expresiones culturales que fueron relegadas al olvido y a una artificación1 forzada. Nos da el ejemplo de cómo la belleza particular del arte étnico es reemplazada por una fealdad general. Un arte donde los objetos se vuelven decorativos, un arte más sintético. El filme Las estatuas también mueren, es una potente crítica al paternalismo con que el Occidente colonizador Europeo se ha adueñado del arte africano hasta transformarlo en baratija de mercado; es un discurso de aspecto discreto y reflexivo, está marcada por la mirada de un etnógrafo que preocupado, vió cómo la sociedad moderna de la postguerra contagia a las colonias dominadas con una forma de percepción de la realidad particular, que funcionaba a la vez, como patrón de dominación y categorización. De cómo el auto exotismo en el arte está desvinculando el significado real de muchos símbolos y elementos originarios a solamente más que meros e Evidencia la relación que la cultura insignificantes elementos de arte que occidental tiene con expresiones culturales religiosas de otras regiones del 1 Artificación significa mezclar el arte con otra cosa que presupone tanto el arte como otra cosa. Casi cualquier cosa puede llegar a ser artificada, pero hay algunos sectores de la cultura contemporánea que han desarrollado esta opción más activamente que otras. Las razones para la artificación pueden variar, pero a menudo parecen estar ligadas a cambios culturales más amplios. El mundo cambia y esos cambios presuponen cambios en el pensar y actuar de la gente, y se cree que el arte es de ayuda en eso. La artificación puede ocurrir de muchas maneras y en muchos niveles, desde los ejercicios conceptuales, pasando por las instituciones, hasta realizaciones del todo físicas y prácticas. Y, por último, la decisión sobre cuáles de las cosas que fueron desarrolladas originalmente en el mundo del arte propiamente dicho serán, a su vez, favorecidas en los procesos de artificación, varía de caso en caso. Ossi Naukkarinen. 39 mundo, la cual apunta a destruir sin darse cuenta. No por algo este film estuvo vetado de varios países europeos hasta la década de 1960, rompedora en su forma estética, al ser una investigación documental salpicada de imágenes que, con cada enfoque y secuencia, nos acerca más y más a una realidad distante, en la cual no se necesitará emplear grandes sets, iluminación artificial, o decenas de actores, sino únicamente un buen maniobrar de la cámara para crear un cine vivo, un cine de testimonio que cuestiona y que visibiliza, que puede muy bien proyectado y analizado en las escuelas secundarias, para entender mejor la cultura. Cultura humana inseparable DÍAZ MATTEI, A. (ed.), La negritud y su poética.Prácticas artísticas y miradas críticas contemporáneas en Latinoamérica y España, Montevideo, BMR Cultural - Sevilla, Publicaciones Enredars, 2019 Marker, Chris y Resnais, Alain. Les statues muerent aussi. (Documental). Francia. 30 min. (1953). https://www.youtube.com/watch?v=YaLoealsVmE. https://www.docsity.com/es/dashboard/ trabajo orientalismo “Las estatuas también mueren” Relaciones Autónomas de Madrid (UAM). Consultado el 20/10/2020 ¿Por qué las esculturas africanas, americanas y asiáticas no consiguen salir de los márgenes del arte impuestos por http://es.wikipedia.org/wiki/Colonialislos estudiosos? mo. Consultado el 20/10/2020 ¿Por qué las piezas antiguas culturales religiosas no pueden ser expuestas en galerías o museos de arte famosas como el Louvre o el MOMA? ¿Por qué no pueden ser tratadas con el mismo respeto e importancia que se les da a las piezas de arte de los distintos períodos modernos y actuales? El arte es un intento fallido pero sublime de conjurar la muerte. Bibliografía: 40 LA DESPECTIVA MÚSICA DE LOS/AS NEGROS/AS EN REPUBLICA CHECA: ČERNÝ HUDBA 41 42 En el mundo de la música checa se yerguen como gigantes las leyendas de los compositores de música clásica, tales como Antonín Dvořák o Bedřich Smetana, artistas que han servido de base para construir el espíritu nacional, la clase media checa infla el pecho y encuentran en ellos la fuente de eso que llaman la identidad Checa, estos artistas son sobre toda las cosas “puramente checos”, en oposición a estos dioses del olimpo está una música bastardeada en este país, es la música de los OTROS “así con ma- yúsculas”, de los no checos, de los no blancos, llamada despectivamente černý hudba, o música negra, porque en la lucha cultural no hay términos medios o eres o no eres y si no eres blanco pues eres negro/a y esta es la música de los/ as negros/as. Cuando uno escarba un poquito en la biografía de algún artista gitano de Europa del Este no es extraño encontrarse con tíos, padres, abuelos o incluso varios miembros de la familia que también se formas artísticas muy diferentes son como dos caras de un mismo medallón; Věra Bílá nació en una familia pobre en medio de los barrios periféricos gitanos de Chequia, su escuela musical fueron las fiestas y presentaciones musicales de su padre Karol Giña, dedicarse a la música no fue su proyecto de vida profesional, simplemente era parte de su cotidianidad, el tejido social del que era parte transpiraba música, la música se convertía en su refugio, así los gitanos festejan sus tragedias para poder lidiar con ellas. En la experiencia socialista checoslovaca todos de acuerdo a ley tenían y debían tener trabajo, de esa manera los gitanos, incluso en muchos casos contra su voMe cautivo la historia de estas dos mu- luntad, fueron introducidos a las fuerjeres porque a pesar de esa raíz gitana zas productivas, se proletarizaron, sin común la vida de ambas toma rubos y embargo después de la caída del muro dedican al arte, en particular a la música. Las dos artistas que te quiero presentar hoy en este breve texto no son la excepción, ambas son hijas de reconocidos artistas gitanos y cargan sobre sus espaldas una pesada tradición artística de generaciones de gitanos que dedicaron su vida al oficio de componer e interpretar canciones, crecieron en medio de conciertos, de reuniones familiares acompañadas de guitarras, panderos y violines, y en especial siendo testigos íntimos del proceso creativo de sus padres, esa lucha por amaestrar las cuerdas de sus gargantas e instrumentos para convertirlos en perfectos canales de expresión de sus más profundos sentimientos. 43 de Berlín gran parte de la industria nacional fue desmantelada dejando a miles de obreros en el desempleo, entre ellos a los gitanos; paralelo a ello se desarrollaba la cultura de consumo, una avalancha de productos de todos los colores y sabores empezaron a llenar los supermercados de todo el país, la clase media experimentaba un orgasmo en las tiendas, y no importaba sino podías pagar total para los que no tienen dinero existe el préstamo con “cómodas cuotas”, la clase media se acomodo a convivir con las deudas pero mayoritariamente los gitanos se ahogaron en ellas. 44 Arruinados económicamente la comunidad gitana en Eslovaquia fue arrastrada a la miseria, una miseria que no se diferencia en nada a un asentamiento pobre a las afueras de las ciudades en Latinoamérica, pero en Chequia los gi- tanos se refugiaron en manos de la seguridad social del Estado, el gobierno les dotó de viviendas sociales en las afueras de las ciudades donde nadie los pueda ver y donde no se mezclen con el resto de los ciudadanos los llamados “guetos gitanos” que es una materialización territorial de la segregación, para el gobierno lo menos importante era y es la integración, pero sí cobró importancia que la comunidad gitana pague sus deudas, de esa manera el gobierno despliega una burocracia encargada de tomar el control de las finanzas de los gitanos llamados “ejecutores” que lejos de resolver el problema lo agrava porque ha encontrado en la existencia de las deudas la justificación de seguir ampliando la burocracia, además de una mercado oscuro que se genera entre la burocracia y las empresas, los gitanos heredan deudas generación tras generación. Bílá viene de ese mundo, y de él nos habla en sus canciones, nos muestra en sus videoclips esa Europa del Este que nadie quiere ver, esa miseria en la que vive su cuerpo y con la que ella convivió toda su vida, Bilá tuvo mucho éxito más afuera que dentro de su propio país, lleno de cabo a rabo el teatro Olympia de París y fue invitada a una gira en EEUU y Canadá, en este último hasta le invitaron a quedarse a vivir pero paradójicamente para una gitana ella no aceptó y decidió volver a casa y morir ahí. En cambio Ida Kelarova nació en una familia de clase media, media instruida, media jodida y para vergüenza de la familia también media gitana, mientras el padre de Bílá era orgullosamente gitanos el padre de Ida estaba sumergido en un mar de complejos que lo llevó a renegar de su identidad, aunque esta esté a flor de “piel”, Ida vivió toda su juventud ignorando el hecho de su identidad gitana que deliberadamente la familia decidió ocultar bajo el tapete. Ida fue instruida en el conservatorio, a pesar de que su padre era un excelente músico se negó a ser su maestro, Ida de esa manera dominó el piano y el canto, pasó años estudiando música clásica aunque ella misma acepta que nunca se vio toda su vida en ese género, la música clásica le parecía a Ido una camisa de fuerza en la que no se sentía libre, a veces cuando se dejaba llevar por la música tocando un clásico improvisaba notas lo que volvía locos a sus maestros. 45 La muerte del padre significó el reencuentro con esa identidad y la superación de ese complejo por medio de un compromiso con luchar contra esa vergüenza que según Ida mató a su padre, se declaró públicamente gitana frente la indignación de toda la familia, y se dispuso a recoger y cultivar la música gitana alrededor de toda Europa. 46 Ida viene de esa clase media gitana que se bien no fue empujada a los barrios pobres gitanos, ni se endeudó hasta el tuétano, si terminó renegando de sus orígenes, de su identidad y decidieron vivir en el anonimato, buscando mimetizarse entre la multitud mientras cobijaban en su interior un profundo odio a sí mismos. Ida busca superar ese sentimiento por medio de la música y recoge elementos de la música clásica para sincretizarla con la música gitana y en ese proceso va creando algo completamente nuevo, una especie de par dispar, la filarmónica de Praga con toda la tradición clásica de música con un coro de jóvenes gitano dispuesto a jugar cantando a improvisar a invitar al que escucha a participar de la producción de la música. Ida como Moisés de los gitanos se dispone a ser un puente entre lo que ella llama dos mundos, remover las fronteras dibujadas entre la ciudad y el gueto, entre gitanos y no gitanos, de ahí viene el proyecto de construir el coro de jóvenes gitanos. Ida se dispuso a visitar gueto por gueto personalmente a invitar a niños y adolescentes al coro, construyó una escuela y llevó tanto a niños gitanos como a la filarmónica por una gira alrededor de todo el país, una gira que incluía en el cronograma los guetos más pobres y el teatro nacional de Praga, si bien el proyecto gozó del beneplácito de la clase gobernante que aplaudían hipócritamente la persistencia de Ida, el proyecto también tuvo resistencia, algunas villas no querían que el coro gitano se presente en su poblado e incluso en una de las villas un hombre trato de ahuyentarlos a disparos al aire, el caso fue ignorado por el gobierno que presento cargo contra el hombre por disturbio público en lugar de intento de asesinato. Ida y Bila expresan con su música años de historia de los derrotados no escrita, una identidad cultural oprimida y el diario vivir de una comunidad que no ha superado ni la pobreza, ni la segregación y donde la promesa de abundancia después de la caída del muro de Berlín nunca se cumplió y cada día que pasa está más y más lejana, a pesar de ello Bílá nos dice “Mientras viva, quiero cantar y dar alegría” ¡y sí que nos la dio!. Apuntes sobre “A Mano Alzada” Antología gráfica de Alejandro Salazar 47 48 La década de los ochentas es probable que sea, una de las más significativas que haya tenido la historia de nuestro país. La derrota de la clase obrera y el triunfo del neoliberalismo ha moldeado en gran medida nuestra cotidianidad actual, pero cómo en todo proceso histórico no hay absolutos ni resultados unilaterales, en este período también empezó a gestarse grandes manifestaciones culturales, por ejemplo en el campo de la música, la Cumbia Chicha boliviana, que estaba dando sus primeros pasos con bandas que en la actualidad siguen gozando de gran popularidad, tales como Mayoru, Los Ronish, Iberia, entre otras. Justa- mente en esta década, el grupo PUCARA organizó varios Bienales de arte con muy buena aceptación del público local e internacional. Por otro lado, también se publicó el libro “La pintura contemporánea de Bolivia” que es un ensayo histórico - crítico de Carlos Salazar Mostajo, un libro muy importante para comprender el proceso de la plástica boliviana en el siglo XX. En las ciudades, los centros culturales se mantenían en una constante lucha para poder sobrevivir y resistir a la limitante situación de nuestra sociedad. Es por eso que se dio una grata sorpresa poder encontrarnos con una antología gráfica de Alejandro Salazar llamado “amanoalzada”, esta antología es una compilación de artes para la prensa del “Centro Popular de Arte y cultura”. Son 31 ilustraciones con un fin publicitarios pero antes de entrar a comentar esta antología quisiéramos dar una pequeña semblanza del autor Alejandro Salazar, conocido popularmente como Al-azar, es un artista ilustrador boliviano, nacido en el año 1959, estudio arquitectura y formación artística no proviene de la academia, tiene varios reconocimientos y premios cosechado en su carrera: Premio a la mejor ilustración otorgado por la reforma educativa (1988) Primer premio en pintura del Salón municipal “Pedro Domingo Murillo” (1994), Gran premio del segundo concurso “Recuperación del Dibujo”, convocado por la Fundación BHN (1995), ganador tres veces del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Caricatura. En la actualidad es un humorista gráfico muy reconocido por su sátira y por su capacidad de hacer notar muy bien en sus dibujos la “estupidez humana”. Ha estado envuelto en varias polémicas durante su carrera, por una caricatura respecto a un desfalco de un banco, una “llamada de atención” de un funcionario de la embajada de EE.UU por un dibujo sobre Obama, una crítica gráfica a lo sucedido en el carnaval de Oruro y recientemente la censu- ra recibida después del golpe de estado del 2019, esto debido a que retrató de manera puntual el carácter fascista del gobierno de Añez. En cuanto su postura ideológica respecto al arte, se declara anarquista libertario pero acepta que la sociedad necesita gobiernos que lo puedan regular o como diría Trotsky, Rivera & Breton en el Manifiesto por un arte revolucionario independiente “Sí para desarrollar las fuerzas productivas materiales, la revolución tiene que erigir un régimen socialista de plan centralizado, en lo que respecta a la creación intelectual debe desde el mismo comienzo establecer y garantizar un régimen anarquista de libertad individual. ¡Ninguna autoridad, ninguna coacción, ni el menor rastro de mando!” En cuanto a su técnica de manera general podemos decir que: Es una artista muy versátil, los personajes que utiliza para su humor gráfico no están dibujados en un estilo figurativistas, incluso en varios pesa más el contenido, y la forma por más básica que aparenta ser (un estilo naif) se nutre de la idea que quiere dar a conocer el autor convirtiendo a un dibujo sencillo (algunos dirían descuidado en cuanto técnica) en una obra compleja y potente. Además no solo realiza dibujos rápidos con líneas sueltas también plasma dibu- 49 jos muy detallados, utiliza el achurado y el puntillismo para dar volumen a sus figuras, suele plasmar escenas bastante trabajadas en cuanto a la perspectiva y posición de los/as personajes. La antología La antología consta de 33 páginas de hojas bond de 80gr., las tapas son de cartulina común, están impresas a 2 tintas la cubierta y a una tinta la contratapa. 50 En todas las ilustraciones se puede apreciar que en aquel entonces el artista ya tenía un estilo consolidado y manejaba con mucha maestría la plumilla y la tinta. El estilo del achurado se asemeja mucho al cómic underground estadounidense más específicamente a Robert Crumb. Como erán artes para periódico, estabán hechas a un solo color de tinta. El estilo del dibujo es variado, podemos encontrar caricaturas, figuras zoomorfas y retratos figurativistas muy bien realizados. Las composiciones en las distintas piezas artísticas también fue variada, no se limita netamente a una composición publicitaria donde el objeto principal a ser anunciado está en primer plano y la tipografía refuerza la imagen en la parte inferior o superior. Hay una variedad compositiva interesante, como las que están constituidas por viñetas y se asemejan mucho a los carteles ROSTA (soviéticos). sus composiciones, no están solamente como un recurso para rellenar algún espacio, sino juegan, vuelan, observan, viven. También podemos observar a los “jailones”, no están retratados de manera constante pero en las pocas ilustraciones en la que se encuentran están indiferentes a su entorno. La temática de las ilustraciones mezclan lo onírico, con la cotidianidad de las calles paceñas, los dibujos no se refieren a un objeto tal cual es la realidad sino es una “poesía” visual, las clases populares paceñas son un elemento vivo en El manejo del claroscuro le da dramatismo e impacto visual en varias ilustraciones. El puntillismo es utilizado como recurso para dar cierta realidad a paisajes y retratos. La tipografía está hecha a mano, hay desbalance en el kerning 51 (espacio entre cada letra de una palabra) “Entre este divorcio entre lo bello y lo y eso aporta a la estética en general de la útil, ante la denigración de lo lúdico, obra en cuestión. ante el escepticismo grabado en los rostros cuando se habla de la alegría de Para ir cerrando está aproximación vivir, ante los derrotados, que buscan sobre Al-Azar derrotar a su vez a quienes aceptan el La lógica del mercado es de vender pro- desafío de hacer, de ponerse a la muerte ductos y servicios, por eso la producción construyendo, por la dignificación de la de imágenes y símbolos están enfocados creatividad, estos artes son más que un a ese objetivo de ser eficaces a la hora de signo, son un emblema” comunicar y vender. ¡Todo el poder a la imaginación, la imaHoy en día si queremos soñar en un ginación al poder! mundo mejor, la maquinaría ideológica capitalista, mediante sus spots publicitarios nos repiten a diario que la felici- Puedes descargar la antologia del siudad está en el consumo y que a pesar giente enlace: de los problemas actuales nunca antes hemos estado mejor como humanidad. https://drive.google.com/file/d/1KBytNo es para celebrar que el diseño grá- 05M0syU9hzQ4GiQ3lp6YFST9yvWj/ fico sea parte de todo ese atroz plan. Es view?usp=sharing muy probable que muchas piezas publicitarias mencionadas en este artículo no sean lo suficientemente “eficaces” para poder comunicar o vender algún evento, pero era tan necesario que a solamente unos tres años después de la derrota de la clase obrera, el arte de al-azar irrumpa en la publicidad mercantil para darnos unas líneas tan sensibles y decir que acá todavía no esta nada dicho. ¡Claro que sí!. Para terminar ponemos una estrofa del prólogo de esta antología con la que estamos muy de acuerdo. 52 53 EL ARTE DE LA PROPAGANDA 54 La propaganda es difundir o divulgar ideas, ya sean políticas, religiosas o comerciales; cuando se habla de política o religión la propaganda se ha encargado de vender ideas que sometan a la gente a los deseos y necesidades de aquellos que tienen intereses de por medio sin pensar en los/as menos favorecidos/ as o los/as más afectados/as. Pero, ¿qué sucede cuando la ideología llega a retratar e identificar a la mayoría de la población?, ¿Qué pasa cuando en lugar de imponer una ideología, esta se arraiga y es parte misma de esa mayoría? cuando la propaganda no refleja los intereses de los intocables sino más bien muestra los deseos de la gente de a pie, de aquellos que viven y trabajan al día. En este artículo buscaremos valorizar el arte de la propaganda rusa, a inicios de la revolución hasta su primera etapa, más no solo basándonos en la teoría sino también entendiendo el contexto de la misma y viendo el valor de la involucración de la clase obrera para el éxito de dicha propaganda. El 8 de marzo de 1917 estalló la revolución bolchevique, una revolución que conllevaba a una transformación en distintas áreas, la artística no se hizo esperar y formó parte fundamental en dicha revolución. Desde monumentos, pinturas y por supuesto una expresión gráfica nueva con antecedentes ya venidos desde el movimiento obrero, dicho movimiento gráfico llevó a lo que hasta ahora 55 se llama como el arte de la propaganda ban en los pueblos y barrios, siendo una que es motivo de estudio hasta el día de especie de comics de ese entonces. Así hoy. también para la elaboración de los afiches propagandísticos se tomaron recurComo antecedentes podemos tomar en sos antes utilizados en el arte religioso, cuenta el Lubok que es un arte figurativo como la paleta de colores, la disposición ilustrado por las clases plebeyas, cuyas en el soporte de los protagonistas. piezas ilustraban en un principio escenas cotidianas, de fábulas o relatos bí- También se recalca la continuación de la blicos, pasando después a ilustrar crítica sátira. Lebedev, Kozlinsky y Maiakovssocial de manera satírica, estas piezas se ky quienes eran caricaturistas en perióhabían plasmado en tablones y se colga- dicos en la época zarista contribuyeron con la elaboración de los carteles en la revolución ya que este seguía siendo un recurso muy utilizado para la nueva ola del cartel. Estos elementos persisten en cuanto a la elaboración técnica del cartel propagandístico. 56 Si bien los factores técnicos son importantes no podemos dejar de lado la participación de la clase obrera para el éxito de la revolución. Ya que viendo la crisis en la que estaban sumergidos no ven otra salida más que escudarse en aquel movimiento que si había visto por el interés de los más necesitados, deciden apoyar al Partido Comunista quienes desde 1848 con el Manifiesto del Partido Comunista habían sembrado esa inquietud y molestia hacia la clase burguesa. Años más tarde Lenin desde su exilio escribe libros y folletos los cuales ilustraban la idea del partido para que así la clase obrera que en su mayoría era analfabeta pueda interiorizarse en las ideología comunista, para esto era necesaria la propaganda como medio de enseñanza, los panfletos y carteles llegaban a los obreros despertando en ellos la necesidad de hacer vivos sus reclamos y frustraciones. llevó a los cuarteles a amotinarse el 26, ya que estos se negaron a reprimir a los huelguistas, ya para el 27 de febrero el zar Nicolas II abdica, terminando así con 300 años de la dinastía Romanov. Trotsky y Lenin regresan de su exilio para formar un gobierno revolucionario, el aparato propagandístico toma más impulso y siguen produciendo con consignas cortas, directas y de fácil comprensión. Hasta la llegada de la revolución en octubre de 1917 los carteles eran realizados con imágenes y formas que el pueblo ya reconocía, como el Lubok in- En 1914 con el estallido de la primera guerra mundial donde después de sufrir varias derrotas, la clase obrera hace a un lado el apoyo al zarismo y decide revelarse para dejar de sufrir hambre, se empapelan las calles con las nuevas pancartas en grandes formatos para llegar aún a más obreros/as, el movimiento ya no solo era una idea, se volvía tangible, se conectaba la realidad se mostraba la vida cotidiana y cómo se debía luchar por un futuro mejor y más igual. El 23 de febrero de 1917 se convoca a una manifestación con el lema “Paz y pan”, el 25 del mismo mes se convoca a una huelga general siendo esta ejecutada por la mayoría de obreros lo que 57 58 cluso tomando los recursos publicitarios buyeron a la construcción de este movide ese entonces, todavía no había un es- miento artístico. tilo definido como el de la revolución. Este movimiento artístico (Proletkult) Es hasta 1918 aproximadamente, a 6 planteó en la URSS un debate estético meses de la revolución bolchevique que muy importante llegando a ser vanguarse realiza un aparato oficial de propa- dia para su tiempo, desplazando al reaganda, la gráfica revolucionaria conta- lismo que estaba ligado al zarismo anba con diversidad de estilos desde los terior y que, como mencionaba Trotsky tradicionales y abarcando nuevas van- debía haber un nuevo arte para la revoguardias, siendo publicadas las primeras lución, este arte que también se gestaba piezas gráficas oficiales en 1918, meses en los carteles presentaba variedad de después de que se gestara dicho movi- temáticas como: fiestas proletarias momiento. Pero, así también vemos que ya vilizaciones gigantes de los obreros y previo a la caída del zarismo se dejaba llamando al pueblo a ser parte de este notar indicios que notoriamente contri- cambio que ya había llegado. Para este fin también se pusieron en circulación los agit-trenes y barcos quienes distribuían propaganda alrededor del país, qué eran verdaderos agentes de movilización cultural. «La revolución ha logrado entre nosotros una colosal tarea esclarecedora y propagandística. El libro tradicional fue desgajado en páginas sueltas, aumentando cientos de veces, incrementando cromáticamente y distribuido por las calles como cartel. Debido a la pobreza de las imprentas y a la prisa, por regla general lo mejor era siempre trabajo manual, pero normalizado, lapidario y lo más adecuado para la reproducción mecánica. Las leyes del estado al igual que las ordenanzas del ejército se publicaron como panfletos ilustrados». (10. Ibid., pp. 47-48. El autor recoge la cita de EL LISSITZKI de Erinnenungen BriefeSchriften, Dresde, 1967, pág. 359.) “Abriendo los ojos la primera vez se encuentra el mundo: la ciudad, la casa... Después, encontré una muchacha que atravesó mi corazón y se asentó en mis telas... Y por fin conocí la revolución rusa. Los fantasmas inútiles desaparecieron. La revolución me descubrió nuevas perspectivas... Tal vez más preciosa que cualquier amistad” ( MARC CHAGALL entrevista para la revista Minotauro. MICHELI, M. de, Manifesti rivoluzionari. Europa 1900-1940,Fratello Fabbri. Ed. Milano, 1973, pág. 22. ) Tal es la importancia del aparato de propaganda que en 1927 se institucionaliza el género del cartel, llegando a producir más de 55.000 piezas (solo tomando en cuenta las piezas registradas, algunos especulan con cifras cerca a las 200.000 piezas gráficas), a tal grado que cuando las imprentas no podían cubrir la demanda recurrían al trabajo a pulso, era el compromiso de la clase obrera con la causa. Este movimiento de la primera etapa del cartel revolucionario duró hasta 1934, donde el realismo socialista fue considerado como el arte de la URSS. Por la academia de bellas artes, pasando a dar el sello blanco a los artistas para que puedan producir obras de acuerdo al estilo del partido. Las artes gráficas siempre han sido producidas por el pueblo pero no siempre para el pueblo, por eso en esta etapa se debe recalcar y venerar el compromiso y entusiasmo de la clase obrera por producir, expresar y por mostrar que el arte puede bajar a las calles y mancharse de un color rojo de esperanza, en lugar de quedarse en cuartos blancos. 59 Entrevista: HUGO SALAZAR ALARCON Un obrero de la gráfica 60 Nacido en tierras trasandinas hace 68 años (Chiuquicamata - Chile), este artista grabador y diseñado gráfico o como a él le gusta que le llamen un “obrero de la gráfica” reside en nuestro país hace más de 30 años. En su juventud vivió en carne propia la época más oscura de Chile: el golpe y dicturadura de Pinochet, fue parte del grueso de izquierdas que resistieron el embate fascista. Su actividad política lo realizó militando en la Izquierda Cristiana y Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Tiene décadas como docente en la carrera de artes plásticas y diseño grafico en la San Andres. A impulsado varios proyectos extracurriculares como el boletín “ropa interior”, “BoliviaArt” y también fundó el laboratorio de Experimentación gráfica (LEG). ¿Cuál fue el primer contacto que tuvo con el arte? En realidad creo que es falso eso de decir cuando era niño o cuando estaba en colegio y cosas así, claro me gustaba dibujar pero no sabía nada de lo que significaba el arte, había inclinaciones siempre por el área humanística, pero no sabía realmente que iba a ser de mi vida, hasta que entré a la universidad y claro, ahí entendí lo que era ser artista plástico y especialmente que significa el tremendo concepto de Arte. ¿Tuvo actividad política en la época de Allende durante y después del golpe de Pinochet? Claro que sí, esto no debería estar en el currículum de nadie, pero en esos tiempos había convicción, compromiso, audacia y especialmente utopía…muchos jóvenes pensábamos que podíamos cambiar el mundo, volverlo más igualitario sin tanta brecha de desigualdad humana, pero al final vencieron nuevamente los poderosos capitalistas. ¿Cómo se relacionó su actividad política y artística en esas épocas? Como entendí el concepto de Arte en toda su dimensión, pensé que eso no era lo mío, ya que ser artista significaba un compromiso de por vida por una idea que iba a ser siempre mal entendida, había que tener un ego muy grande para seguir esa senda y así conseguir un reconocimiento individual; eso no me interesaba ya que mi accionar y compromiso político estaba muy arraigado en un concepto de Arte Socialista, o sea al servicio del pueblo aunque suene demagógico había un grupo de jóvenes aspirantes a artistas que creíamos en ese concepto y trabajamos mancomunadamente con la sociedad más desposeídas como los barrios populares, claro en los tiempos del presidente Allende y la Unidad Popular, pero en la dictadura de Pi- 61 62 nochet tuvimos una atomización y casi nos dedicamos en los primeros años a sobrevivir solamente, ya que la represión en Chile era brutal y sanguinaria. Y recalcó que la concepción Arte Social siempre estuvo presente en mi trabajo, tanto en Chile como en el exterior. taba sobreviviendo como un trabajador gráfico en la práctica misma, el arte ya no estaba en mi agenda, por lo tanto no tuve contacto directo con los artista en los primeros años de mi llegada a Bo- ¿Cuál cree que es la función del arte y del artista en la actualidad? La verdad que como dije antes, amo el arte en una forma sublime y respeto mucho al verdadero artista, que para mí es el que aporta un “concepto” propio, original y una visión de vida por el Arte, cosa muy difícil de que una persona común pueda realizar; no concibo el arte como una función de dominio técnico, sino que para mí es una actividad intelectual, ahora el artista actual necesita sobrevivir por lo tanto debe buscar una forma acorde a sus competencias, sin desmarcarse totalmente de su objetivo conceptual, el artista que quiere dejar su marca en el mundo debe hacer muchos sacrificios y seguir con su propuesta aunque sea atacado, no comprendido, no entendido o lo que sea, y no debe claudicar nunca. livia, pero sí conocí el trabajo de algunos artistas como los “Beneméritos de la Utopía” un grupo de artistas sociales que siempre han merecido mi respeto y cariño. Debo decir que Bolivia en esos tiempos también estaba en una transición y estaban llegando muchos artistas que habían estado en el exterior y evi¿Cuál fue su impresión del arte y del dentemente las cosas estaban cambianartista boliviano cuando llegó al país? do y no creo tener autoridad para decir que era bueno o malo lo que sucedía con Cuando llegué a Bolivia, mi rol de artis- el arte en Bolivia en esos tiempos. ta ya no era lo principal, más bien ya es- 63 ¿Cómo docente en la carrera de artes, usted cree que la academia puede formar “artistas”? Bueno esta es una pregunta fácil de contestar, porque mi posición siempre ha sido contundente, el artista necesita formarse, desarrollarse, entender las cosas, por lo tanto claro que es importante la academia y cuando se tengan las suficientes competencias, entonces podemos destruirlas y conformar nuestra propuesta, pero lo haremos con razones de causas conocidas y no solo por la intuición o por lo que llaman “talento”. 64 Conclución El siglo pasado la clase obrera estaba en apronte y en perspectiva de tomar el cielo por sus manos y la burguesia respondió con regímenes fascistas y sanguinarios, En estas circunstancias grandes capas de la juventud creativa, (pintores, musicos, poetas, actrices/actores, etc) se unieron a ese ascenso de los desposeidos. El gran ejemplo probablemente y el cual según la historia nos dicta ha sido Chile, es de admirar tanta producción artística de resistencia que el fascismo no ha podido aplacar ni mucho menos borrar. No queremos romantizar esta situación hay que ser conscientes que esto está mezclado con la sangre y los cuerpos de cientos de jóvenes que con o sin dudas decidieron poner al servicio de la revolución todo su talento. Es que en esta entrevista palpamos el nivel de compromiso que un artista tenía con su obra, con la creación, porque estaba condicionado a la vida misma no por la satisfacción personal sino para objetivo mucho mas importante que el ego. No vamos juzgar en esta conclusión de esta entrevista si tal o cual posición política de izquierda estaba en lo correcto o no, lo cierto es que el resultado de estas batallas es la derrota de la clase obrera, y en el campo de la imaginación ha triunfado la frustración, tal vez nos toque escarbar pacientemente en los escombros y también escuchar muy atentamente a quienes vivieron esos eventos. Un balance necesario JUVENTUD, ARTE Y POLÍTICA 65 En Bolivia los movimientos culturales alternativos, siempre fueron marginales, no pasaron de círculos citadinos pequeños, esta característica no les restó o resta importancia en el aporte que pudiesen hacer, un país dirigido por una clase dominante anticultura, sólo puede ser culturalmente vivo gracias a la cultura popular. 66 El neoliberalismo produjo una interesante contradicción cultural entre la alienación y la modernización popular, hoy visto de lejos podemos afirmar que, el movimiento underground gestado precariamente y marginalmente desde finales del ochenta a mediados de los noventa se constituye en un aporte valiosísimo a la cultura popular boliviana, pero con una característica importante y es que rechaza la tradición pero al mismo tiempo se opone a la alienación neoliberal, este movimiento tuvo su participación importante en la lucha contra el neoliberalismo. Otro aspecto que llama la atención, es que internamente estos movimientos desataron sus propias batallas, podemos apuntar tres frentes, por un lado, el nihilista que es más una especie de apoliticismo que le hacía juego a la banalidad neoliberal, el anarquismo que siempre estuvo presente en los movimientos alternativos y el trotskismo que en ciudades como Sucre y Cochabamba penetró y desató la disputa por la dirección del movimiento. El trotskismo versus el anarquismo Estas dos tendencias fueron las que desde principios del 2000 se disputaron la dirección de la escena alternativa, era una constante que en los momentos de agudización de la lucha de clases esta balanza se incline hacia el trotskismo, la debilidad orgánica del anarquismo le cobraría una y otra vez factura. como un período de transformaciones y cambios políticos, sociales, económicos y por supuesto culturales, cambios que se estarían enmarcados en el estado burgués, por el carácter nacionalista de tipo burgués del programa del MAS, el reconocimiento de las diversas nacionalidades formalmente en la CPE puede ser un hilo por donde comprender este proceso. El punto más alto de esta debilidad política se produce cuando el gobierno del MAS usó unos supuestos atentados como excusa para desatar una represión brutal contra el anarquismo, es necesario precisar que su objetivo específico solo fueron las organizaciones anarquistas, pulverizando toda la movida anarquista, sería el coste más duro que pagaría por el principio de la organización laxa. Estas transformaciones que no serían estructurales, pero por lo cuáles no son El trotskismo que supo aprovechar su menos importantes merecen ser analifortaleza orgánica, tomó la dirección del zadas. Quizá el ámbito cultural fue un movimiento punk cochabambino, pla- pilar central del período de 14 años del za importante su organización paralela MAS, reprodujo todas las limitaciones “Julián Apaza” jugó un rol importan- del estado burgués boliviano en el tema te como agrupación en movilizaciones cultural. Pero no es menos importante como la guerra del agua, los enfrenta- desentrañar el papel que jugó el ministemientos de febrero, disgregándose, no rio de culturas por ejemplo en relación a pulverizándose, a partir de una concep- la aplicación de cierto programa cultural ción partidista muy rígida respecto al del gobierno del MAS que sí lo hubo. tipo de organización que debe elevar un movimiento juvenil como el alternativo. En la política cultural general el MAS La idea de convertir en una célula anexa reprodujo como dijimos la chatura del al Julián Apaza es la incomprensión de estado burgués, fracasó al querer introla dinámica interna compleja del movi- ducir una ley marco general de culturas miento juvenil rebelde, incomprensión y una específica del artista porque su qué terminó cobrando factura y el Julián programa era continuista de la lógica Apaza se disgregó, reapareciendo espo- neoliberal respecto del arte y la culturádicamente, pero como un esfuerzo de ra, concepción que reduce a artistas y algún ex miembro como nostalgia y no productos culturales como objetos que como organización. deben actuar en el mercado y el estado simplemente los considere como sujetos pasibles al pago de impuestos o de recaudación1. El Gobierno del MAS El período que se abre con la guerra del En la política particular que quizá actuó gas y el ascenso del MAS se presentó con mayor eficiencia, el gobierno del 1 Para una lectura más profunda consultar la revista AGITPROP, que desarrollo el debate con mayor profundidad. 67 MAS usó a dos instituciones TELARTES y HIBOS, fundamentalmente TELARTES que tenía la misión específica de cooptar la base social para la política cultural. En el tema de artistas se usó la táctica de la creación de redes, que ligadas a las instituciones culturales ya sean gubernamentales, a nivel gobernación o alcaldías, funcionó de manera eficiente, por primera vez artistas del llano tocaban la posibilidad de ser auspiciados, aunque sea en lo mínimo, por el estado. 68 Es así, artistas que se autoorganizaban en el pasado de una u otra manera fueron cooptados por el estado, y actuaban bajo ciertos parámetros y no los suyos propios, este importante detalle no es para ser despreciarlo, porque claramente durante estos 14 años el debilitamiento de la movida alternativa es por más evidente. A esto creemos importante es importante sumarle que las tendencias ideológicas presentes fueron incapaces de mostrarle a la juventud una alternativa política a la planteada por el MAS, quizá en el neoliberalismo el discurso tanto del anarquismo como del trotskismo hicieron carne en la juventud rebelde, pero en el período del MAS se nota que no pudo ser así. El golpe de estado, la pandemia y la postpandemia. El golpe de estado del 2019 encabezado por la expresión más reaccionaria de la clase política boliviana, termina cerrando el ministerio de culturas, este hecho tiene dos implicancias por un lado muestra la visión de crisis para con el arte y la cultura del estado burgués en su expresión más retrogradas, pero al mismo tiempo sin ningún cálculo político destroza la maquinaria de cierto control a los artistas, gestores culturales el propio estado había puesto en pie. Este segundo punto abre, y más con la crisis económica, la posibilidad de reorganizar un movimiento cultural bajo parámetros cuantitativos y cualitativos distintos a los anteriores. La lucha en contra del cierre del ministerio de culturas deja ver gérmenes de esta posibilidad, pero al mismo tiempo lo complejo del asunto, y la obligación de quienes pretendemos la transformación social, de comprender la dinámica de este sector. La pandemia con la precarización que esta implica, a tensionado al sector de los artistas que han cuestionado el rol del estado en el papel que este cumple con ellos. Ha sido un período muy oscuro para todo el arte, y los artistas lo que ahora que pisamos una especie de flexibilización se deja notar. Cada una de estas tensiones arrojan luces muy interesantes en los eventos que se gestaron en lo que podemos llamar postpandemia. Un aspecto que llama la atención es que el Feminismo es la única tendencia ideológica, que convoca bajo lineamientos claros a un evento nacional, y que su éxito en asistencia y participación militante es importante, esto pese a la heterogeneidad en su seno. Los otros eventos que convocan a la juventud crítica y rebelde no tienen en su convocatoria una línea política definida, pero agrupa gran parte de la vieja guardia de la juventud rebelde y las nuevas camadas. Una característica común es la heterogeneidad ideológica, en el caso del feminismo como capital ideológico no es exclusividad de alguna organización política en específico, sino que es un capital social de la conciencia colectiva de las mujeres jóvenes. No pretendemos plantear que sea una especie de politización espontánea, pero tampoco que alguna organización pueda arrojarse haber direccionado este movimiento, justamente este artículo pretende ser el puntapié inicial de una discusión que nos permita avanzar en fortalecer las ideas dentro del movimiento cultural alternativo en el país. En el tema estético es por demás sugerente, que en medio de la polarización entre lo indio y lo k’ara las formas y contenidos estéticos indios capten la sensibilidad y atención de la juventud. En todos los casos lo “indio” conmueve y emociona a esta juventud rebelde, sin la necesidad de “bajar línea” muy naturalmente estas formas atrapan a la audiencia. Lo que sugiere es que inconsciente o conscientemente toma partido en medio de la polarización. Esta heterogeneidad, no nos permite replicar los errores del pasado, primero es urgente reconstituir una organización capaz de poner en pie un movimiento cultural independiente, que agrupe a la juventud en su diversidad en una asamblea plural y poder desde los contenidos y formas de la música joven plantear la discusión política y clasista sobre el arte y la cultura. Por lo menos esa es la intención que nos agrupa alrededor de la revista AGITPROP. 69 Reflexiones sobre una polémica no menos que importante La cumbia y la disputa por la bolivianidad 70 Noviembre del 2019 puso sobre el tapete las complejas contradicciones nacionales que son el motor que empuja la historia de nuestro país, estas tienen una mecánica muy compleja y que, en sus momentos de agudización se manifiestan como una tensión entre lo “indio” y lo “blanco/mestizo”, noviembre en síntesis la expresó como el choque entre lo “plurinacional” y lo “republicano”. música y la interpretación sobre lo que es “verdaderamente nuestro”. Justamente la polémica reciente sobre la canción de Bonny Lovy “Cumbia Boliviana” está expresando la fricción entre estos dos bloques sociales por la hegemonía de la bolivianidad. El arte, la cultura popular, de masas y Estas contradicciones atraviesan las re- la alta cultura laciones de clase, es decir, que los blo- Es necesario apuntar ciertos aspectos ques sociales que se definen a partir de del arte, primero que este se mueve en la agudización como en noviembre, no sus propias leyes libremente, pero no son bloques de clase homogéneos, sino puede evitar el influjo del contexto conque su corpus es una estructura de rela- creto en el que se desarrolla, por lo que ciones de clase de opresión de una so- ninguna expresión artística es inocente bre otra. La Bolivia india por ejemplo políticamente hablando, sino que en su contiene a los indígenas obreros y una propia dinámica está expresando las poparte menor de indígenas ricos como la siciones del artista y al mismo tiempo burguesía alteña. las tensiones que están presentes en la La crisis de 2019 nos dejó en un esce- realidad. nario de polarización permanente que Pero no se puede obviar que la producadquiere contornos culturales todo el ción artística está estratificada, vivir en tiempo, no solo a través de los lenguajes una sociedad dividida en clases no es de todo tipo, sino también a través de la gratis, por lo que podemos identificar 71 tres zonas de producción cultural del arte, la cultura popular, la cultura de masas y la alta cultura. Aunque la cultura de masas muchas veces se confunda con la cultura popular son distintas, la cultura popular es un conjunto de manifestaciones artísticas y folklóricas que emana directamente del pueblo, y está arraigada en las tradiciones, valores y creencias de la gente, y ha sido trasmitida de generación en generación por décadas o incluso siglos en Bolivia podemos hablar de la música autóctona, por ejemplo. La cultura de masas, en cambio, es aquella creada por la industria cultural, producida a gran escala y dirigida al gran público. Como tal, se vale del mercadeo y la publicidad para su promoción y para maximizar su rentabilidad. De allí que, a diferencia de las expresiones de la cultura popular, la cultura de masas sea un producto estandarizado, producido para el gusto de las mayorías quizá el folklore nos sirva de ejemplo en el país. La alta cultura está constituida por las expresiones artísticas más academicistas y eruditas, alineadas al gusto de las clases sociales más dominantes, pudientes e instruidas, el nacionalismo compositivo en Bolivia1 es un ejemplo de esta categoría. 72 primera mitad del siglo XX para hablar de la alta cultura y el folklore inspirado en esta música vernácula la industria cultural boliviana la introdujo a la cultura de masas. El período de la aparición del folklore es justamente en el que se configura un hecho particular y novedoso, es el que entre los tres ámbitos culturales es la cultura de masas la que adquiere preeminencia de organización de la cultura en general, quizá en el período previo (Primera mitad del siglo XX) la alta cultura fue organizadora pero desplazada por la cultura popular, es decir, que todo se mide hoy en día en relación a la cultura popular, justamente ahora es la cumbia que está en boca de todos a diferencia de las expresiones más de vanguardia como el jazz lo que nos da pauta de aquello que afirmamos. La disputa por la bolivianidad Las raíces de esta disputa se encuentran en la misma fundación del país, se supone que la revolución que expulsa a la corona española dirigida por los “blancos/mestizos” era la encargada de construir y proyectar el estado/nación llamado Bolivia, pero materialmente imposibilitada de ser una clase dominante de tipo burgués lo único que hizo, fue prolongar la colonia bajo términos republicanos hasta 1952 formalmente, por eso quizá Bolivia tiene una de sus bases fundacionales en la sed insaciable de sangre indígena, esto se encarna en la clase dominante boliviana esa que es La relación entre estos estratos es contradictoria, pero al mismo tiempo forman una unidad, generalmente es la cultura popular de la que beben las otras dos, la música autóctona ha inspirado lo mejor de la música académica boliviana que fue la compuesta por el nacionalismo compositivo principalmente en la 1 Nos referimos a compositores como Eduardo Caba, Simeón Roncal, Miguel Ángel Valda, José María Maidana, Teófilo Vargas, etc. “blanca/mestiza” y configura su carácter de los intereses extranjeros, tiene tamde burguesía del tipo oligárquico, hasta bién un carácter antinacional en sus gustos estéticos, o en realidad son la otra el día de hoy. vereda de lo boliviano en un país que Esta condición forjo una clase dominan- nunca fue tal, sino que como apuntamos te que es intermediaria y dependiente se desarrollo en contradicciones de tipo de la gran burguesía transnacional, esta nacional en este momento de dos bolicondición de cipaya le imposibilita po- vias la indígena y la Bolivia de la burder forjar su propia cultura y hacerla na- guesía oligárquica, de ahí esta disputa cional, sólo puede vivir de la copia, del por la “bolivianidad” en términos poremedo y debe despreciar las expresio- líticos sería lo “republicano” versus lo nes populares de tipo indígena, pero que “plurinacional” y en términos culturales a pesar de todo en formas y contenido la Bolivia “blanco/mestiza” versus la se impusieron en la construcción de la Bolivia “india”. cultura abigarrada de Bolivia. Entonces, si económicamente esta burguesía oligárquica es representante fiel La cumbia boliviana 73 Se va a cumplir 60 años desde el primer registro de una cumbia interpretada por bolivianos2, lo que significa que existe una tradición y recorrido demasiado extenso y rico para hablar de la cumbia boliviana, y lo que llama la atención es la exclusión de este género de la historiografía de la música nacional, a pesar de su rica tradición y la importancia que adquirido en la vida nacional. De manera general podemos explicar este hecho como el desprecio histórico de la clase dominante ha tenido por la cultura popular que es indígena, pero que no puede ser un desprecio total ya que esta 74 2 cultura que es “autentica” y se proyecta como “nacional” es admitida a la fuerza por la burguesía oligárquica. Podemos ilustrar esta relación haciendo referencia a la cumbia “chicha”, que en Bolivia es expresión musical del indígena boliviano con la intensión de afrontar el periodo neoliberal, pero no desde lo puramente indígena sino desde formas sincréticas entre lo autóctono lo criollo y lo moderno. El beat central de la cumbia chicha está en el huayño, que es otro producto sincrético desde lo mas autóctono, fusionado con elementos de El sello de discos tropical, Orquesta de Jazz espectáculo Swingbaly en 1962. cumbia colombiana, pero ejecutado con instrumentos modernos como la guitarra, bajo y batería eléctrica, el teclado electrónico, con una variedad de formas musicales. cutar folklore criollo (Cuecas, huayños, bailecitos, etc.)4. A finales de los setentas y principios de los ochentas con la popularización del teclado electrónico que llegará para reemplazar a los bronces, se configura una nueva modificación orgánica en la composición y las orquestas pasarían a denominarse “agrupaciones”5, terminarían completamente de electrificar la música bailable que ya vacilaba entre lo popular propiamente boliviano, la cumbia y expresiones un poco más modernas como la música disco. Las bandas de bronces en el país se constituyen en un antecedente importante para entender la constitución de toda la música boliviana, estas fueron y siguen siendo centrales para la producción, difusión y consumo de la música “nacional”. En sus transformaciones podemos observar los cambios históricos de la música nacional en sus distintos géneros, y la cumbia no es ajena a este Esta nueva configuración de la estrucproceso. tura orgánica de los grupos de cumbia Después de su aparición la cumbia, en coincide con el periodo neoliberal, en los setentas se produce una sofisticación el que amplias capas de sectores rurales del sonido de las orquestas3, esta se da- empiezan a tener una doble vida tanto ría por la incorporación de la sonoridad en el campo como en la ciudad, lo que de la banda, incorporando bronces ar- transforma sus usos y costumbres, y en monizados a tres o cinco voces; quizá el ocio tendría un efecto muy interesanel ejemplo más contundente sea el de la te. Es así que en las ciudades se va gesorquesta flamencos que se nutría de la tando un movimiento musical cultural, cumbia peruana, pero reemplazando el que posteriormente se lo denominaría protagonismo de la guitarra eléctrica por como lo “chicha”. los bronces. Fueron en estos años justamente que se popularizaron las orques- Este movimiento que al igual que sus tuvo vida rural y citaditas en las ciudades y se imitaron en las protagonistas 6 na , en cuestión de masividad pueda ser zonas rurales que se caracterizaban por ser bandas propiamente dichas que in- el único género que puede codearse con corporaban nuevos instrumentos como lo que se conoce como folklore bolila batería y la guitarra eléctrica para eje- viano, que tuvo por sus propios medios 3 Nos referimos a las Orquestas musicales como Flamencos, Mambole, La Swingbaly que en su estructura contaban con una sección bronces y que se dedicaban a tocar música tropical, además. 4 La orquesta Arani, Capiwara y una serie de orquestas rurales anónimas que no quedaron registradas nos sirven de ejemplo. 5 Estamos hablando de agrupaciones como los Tigres de Uyuni que se trasladarían a Cochabamba y serían el puntal del ovillo del desarrollo de lo posterior. 6 Entre las principales agrupaciones podemos encontrar tanto citadinas como rurales. 75 que sobrepasar la chatura de visión de la paupérrima industria musical boliviana, que en su concepción estética es aliada de la burguesía oligárquica llena de prejuicios para con los productos de la cultura popular. Es un fenómeno atípico de la industria musical ya que se negaba a generar capital bajo el precepto racista, tal fue el extremo que la inevitabilidad en importancia de este movimiento hizo que el mismo movimiento gestara sus propios medios de producción y distribución de sus productos culturales7. Es impensable creer que la burguesía de las metrópolis se niegue a generar dividendos por cuestiones enteramente subjetivas, pero esta conducta tiene su explicación en el carácter racista de la burguesía oligárquica boliviana. te un cumbia chichero adaptado a la cumbia que se gesta para la aceptación de la Bolivia “Blanco/Mestizo”. Pero ojo, que lo chicha9 no sería incorporado como parte de esta cumbia boliviana, que es como el primer gran capitulo de esta disputa por la bolivianidad que queremos entender. Bonny Lovy la cumbia de la Bolivia k’ara Un otro capítulo de la disputa por cuál es la Bolivia hegemónica en el campo cultural, es la que surgió a partir de la publicación del tema de Bonny Lovy llamado “Cumbia Boliviana”, que desde su génesis adquiere carácter político, la irrupción de comunidad ciudadana y un Desde mediados de los ochentas a me- homenaje sin sentido le quita la inocendiados de los noventa la explosión de cia a la polémica como muchos quieren este movimiento es masivo y de una in- hacer ver. fluencia abrumadora, su relativa aceptación pasaría una vez más el filtro racista “Cumbia boliviana” del artista cruceño de la industria cultural que reelaboraría ¿acaso expresa en forma y en contenido una versión de la cumbia popular más la concepción de bolivianidad de la bur“blanqueada”8, agregándole elementos guesía oligárquica boliviana apoyada en musicales “refinados” a su entender que el bloque social que en noviembre se son copia de la recién emergente cumbia denominó “pitita”? En el video se pueargentina, y estandarizando el contenido de observar toda una serie de símbolos a un romanticismo meloso que no re- que son parte del andamiaje ideológico flexiona mucho, pero claro este proceso de quienes reivindican la república en no es lineal sino contradictorio David contra de lo plurinacional, atestada de Castro de los Brothers es prácticamen- la tricolor y el mismo pecho de Bonny 7 Discos Condor, Discos Mayta, Discos Anagua son el ejemplo de esta afirmación, que en 76 realidad eran emprendedores indígenas que alquilaban los estudios de la industria cultural oficial para constituirse en productores. 8 Hablamos de FM Silvina, Conexión, PK2, etc. 9 El término chicha viene justamente de la diferencia que esta cumbia más “blanqueada” y la cumbia más popular a la cuál llamaban cumbia chicha por el lugar a donde se gestó y se autodenomina cumba “wiski” así misma. con el escudo nacional, la fiesta compuesta mayoritariamente por ese bloque social “blanco/mestizo” y de adorno una chola expresando esa idea de que lo Criollo como mayoría ante lo indígena, ¿el video es un producto ideológico?. Además, que las formas cumbieras se asemejan más a lo argentino y no a la tradicional cumbia popular boliviana, esto como un remedo alienante, pero la incorporación del charango es la imposibilidad de negar lo indio en este país claro bajo el filtro de una fusión sin relevancia, simplemente una yuxtaposición ecléctica de sonoridad superflua, ¿no es este otra vez ese desprecio a lo “indio”?. esencialmente indígena ha proyectado productos culturales que sintetizan con mayor profundidad la superación de los problemas nacionales y que adquiere una tendencia emancipatoria, es decir, que proyectan la posibilidad de poder superar las contradicciones que nos imposibilitan de poder constituirnos en un país. Los Ronish, Iberia, Marfil, Maroyu como expresiones de la cultura popular indígena que ha logrado sintetizar bajo el mando de lo propiamente indígena, es decir de lo más auténticamente boliviano, las aspiraciones propias de nuestros pueblos, pero además son intentos aportes auténticos a la cultura universal. Del otro lado es una expresión alienante, y superficial de una visión históricamente errada y que no proyecta una Bolivia fracasada como país. Pero, ¿es realmente cumbia boliviana?, claro que sí, pero es cumbia boliviana del bloque social dirigido por la burguesía oligárquica racista, alineada culturalmente, imposibilitada de gestar sus propias formas e incapaz de expresar a Creemos que tomar partida es clave, nola Bolivia rica y profunda. sotros somos parte de la Bolivia cultuEn esta disputa es inútil plantear lo au- ralmente hablando de Luzmila Carpio, ténticamente boliviano, porque este es Alfredo Dominguez, Los Maroyu, Wara, un país que nunca fue, y que está partido Los ovnis, de Miguel Alandia Pantoja, en muchas fracciones y que se concreti- Arturo Borda, de Juan Huallparrimachi, za en una batalla entre las dos bolivias por nombrar algunos, que expresan a que apuntamos. Esto no quiere decir esta Bolivia diversa profunda y rica. que no exista una Bolivia que se proyecte de mejor forma hacia el futuro, no olvidemos que esta Bolivia abigarrada es responsabilidad de esta clase dirigente, la burguesía oligárquica, y su visión fracasada de un país mayoritariamente indígena sometido a una subjetiva homogeneización de lo “boliviano” como negación de lo propiamente indígena. La cultura popular en Bolivia que es 77 Norte Potosí, La vida hecha canción 78 Allá por el año 1982, Bolivia salía de un largo periodo de dictadura y retornaba la esperanza de un país democrático, aún así, el precio por esta “democracia” fue demasiado grande. Los movimientos revolucionarios que se dieron en todo ese periodo finalmente fueron cediendo hasta no ser más que un ideal. El neoliberalismo había llegado a Bolivia y se mostraba imparable, el desarrollo por fin se daría en nuestro país o eso era lo que intentaban hacernos creer. Como consecuencia de las políticas económicas de este nuevo periodo se dio un hecho importante para nuestro país: La relocalización minera. Este acontecimiento marcaba un punto de ruptura para todo el movimiento minero y resaltaba todo el desgaste que sufrieron los distintos sindicatos obreros durante la dictadura. Es así que en 1985 tras la privatización de diversas empresas estatales también se da el cierre de muchas minas, entre ellas las ubicadas en Siglo XX, Catavi y Llallagua (de una larga tradición marxista). Los mineros comienzan un éxodo en busca de nuevas oportunidades en la ciudad, enfrentándose a las malas condiciones de vida y falta de trabajo. Llevan encima penas y frustraciones a causa de la derrota minera. Estos hechos tocan la sensibilidad de los pueblos mineros y la población en general. No es casualidad que surja de Potosí una voz que consiga expresar todo este sufrimiento. Nace de estos hechos en 1985, en la región de Llallagua, uno de los grupos que ha aportado significativamente a nuestro folclore, el grupo “Norte Potosí” que en 79 un principio tenía de nombre “LlallyPacha” (Tiempo de vencer) con un contenido de crítica social que podría guardar relación con el libro homónimo de Jesús Lara. El grupo Norte Potosí comienza interpretando canciones protesta (cuando aún eran LlallyPacha), debido a la influencia minera revolucionaria en el departamento, pero con una marcada estética musical propia de la región de Potosí. Por esa misma razón el grupo debutó dando conciertos en distintos centros mineros a finales de 1984 y parte de 1985, destacándose sobre otros grupos similares de la región hasta que son invitados a La Paz a participar en la “Peña Naira”. Toda la influencia minera recibida por el grupo jugó un papel muy importante demostrando que el artista no es ajeno a su realidad social y siendo Siglo XX y Llallagua la “vanguardia proletaria” (como es descrita en su canción “Mal pago”) 80 la lírica de sus canciones, en general, consigue ir más allá y toma un sentido político, denunciando todos los atropellos que se estaban cometiendo hacia la clase obrera, los mineros y campesinos rompiendo con ese folclorismo superficial y pequeño burgués que impulsaba el neoliberalismo y demostrando que la música boliviana puede tener un contenido social bien recibido por las masas. Los mineros y campesinos comenzaban a adherirse a la agitada vida de la ciudad adoptando consigo nuevas formas de vida. Se intentaba dejar de lado las raíces indígenas que los caracterizaban, motivo por el cual el grupo Norte Potosí ve la necesidad de plasmar en su música una resistencia contra aquella enajenación de su cultura. El disco Waritay (1988) lanzado ya como “Grupo Norte Potosí” marca el inicio de toda una trayectoria comprometida con expresar la cultura norte potosina reflejada en sus composiciones y en la vestimenta que utilizan en sus presentaciones. Además, con una meta clara: romper con esa estigmatización que se tenía de la música norte potosina (y rural en general) que muchas veces era considerada como música de “Laris1”. La integración de su música a las clases medias no puede pasar desapercibida, el trabajo musical que ha realizado el grupo es sin duda arduo y perseverante. Pero también se debe reconocer que no es un logro meramente particular pues el contexto del país; la apertura a sonidos más autóctonos en los años 80s y 90s; el apoyo de distintos músicos comenzando con Ernesto Cavour o Luis Rico permiten dar una oportunidad al grupo Norte Potosí. La composición paralela en quechua y español también la hace más atractiva para este nuevo público que aún tiene prejuicios sobre la gente y su 1 música venida de la zona rural, logrando así resaltar de los grupos que solamente componían canciones en quechua. Pasar de tocar en peñas con una paga casi miserable a realizar giras por Latinoamérica, Europa e incluso Asia nos demuestra que la calidad del grupo y de la música norte potosina está al mismo nivel de otros grandes compositores rompiendo con la idea de que la música venida del campo es inferior no solo a lo extranjero sino a lo nacional producido en la zona urbana. Intérpretes de gran calibre que han colaborado con Norte Potosí como: Manuel Monrroy “El Papirri” en “Bien le cascaremos” o Zulma Yugar en “Colquechacamanta” validan, para la clase media, la calidad musical del grupo y su puesto en lo más alto del folklore boliviano, lugar que se han sabido ganar a pulso. Lari es una palabra despectiva para denotar ignorancia y falta de cultura. 81 La música del Grupo Norte Potosí es variada en cuanto a ritmos. Desde tonadas, huayños, kaluyos, zapateos, etc., tiene como protagonista ese charango que cautiva y logra transmitir todos esos sentimientos tanto alegres como melancólicos. El mérito de Norte Potosí es haber logrado captar la sensibilidad boliviana, no solo de las personas del campo sino también de la ciudad, los conflictos internos y externos que se dan en la vida del individuo y de la sociedad misma reflejada en un Huayño que nos quiere hacer zapatear de alegría o un kaluyo que se presta de apoyo para desahogar nuestras penas y desencantos. Para Norte Potosí es la vida misma fuente de inspiración para la composición de sus canciones. Cantar a un amor, a la madre, a la dura situación que uno vive en la sociedad, a las tradiciones son temas que se presentan a lo largo de nuestra vida, por ello es fácil identificarnos con la letra y con la música, la disfrutamos y nos reconfortan con cada una de sus canciones. 82 Tras 35 años de trayectoria donde entraron y salieron distintos integrantes, Cornelia Veramendi y Rubén Porco han logrado mantener vigente al grupo Norte Potosí sin dejar de innovar con nuevos temas que mantienen la calidad con la que nos tienen acostumbrados y tampoco dejan de hacernos sentir y recordar con esos temas clásicos que les han dado un lugar en la historia de la música boliviana (“Pall pall”, “Phutucum”, “Amor Prohibido”, etc.). Si bien la temática de denuncia política ha disminuido a lo largo de los años (ligado a los movimientos revolucionarios que igualmente reducían su fuerza en las masas) no han abandonado la línea con la que empezaron, siguen firmes en dar a conocer la cultura norte potosina. De esta manera el Grupo Norte Potosí junto a otros artistas como Bonny Alberto Terán o Luzmila Carpio abrieron un camino que muy pocos han podido recorrer, si bien sus composiciones han dado a conocer la región y a su música parecen ser casos aislados porque otros grupos potosinos se mantienen desconocidos, no consiguen tener el mismo impacto o si quiera salir de la comunidad. Por lo general las distintas agrupaciones que surgen del campo tienen un tiempo de vida fugaz y no logran atravesar las barreras generacionales y/o de clase pese a los intentos de difusión por iniciativa de las propias comunidades a través de internet u otros medios, no porque no tengan la calidad suficiente sino porque sigue habiendo un cierto prejuicio e indiferencia al sector rural (actitud que ha resurgido en las clases medias y se notó con más claridad en los pasados conflictos de 2019). Esta música al parecer solo logra desenvolverse en el interior de la propia comunidad o región. Comunidad que a su vez sirve de refugio para preservar su música, lengua y cultura. 83 84